핀란드 출신의 사운드 아티스트 미카 바이니오(Mika Vainio)는 “뉴트리노의 톤을 맛보고 싶다”는 말처럼, 소리의 근원적이고 미시적인 차원을 집요하게 탐구한 인물이었습니다. 그는 컴퓨터를 배제하고 아날로그 장비만을 고집하며, 소리의 질감과 침묵까지 음악적 구조 속에 통합했습니다.
2009년 발표된 EP ‘Vandal’은 그의 철학이 가장 극단적으로 구현된 작품입니다. 날카로운 노이즈와 극단적 주파수, 육중한 저음은 단순한 파괴가 아니라, 청취자를 익숙한 감상에서 끌어내어 소리의 물리적 실체와 정면으로 마주하게 만듭니다.
바이니오의 음악은 해석 이전에 신체로 감응하게 합니다. Vandal은 존재의 연약함과 감각의 경계를 드러내며, 소리가 지닌 근원적 힘을 체험하게 하는 순간을 열어 보입니다.
Finnish sound artist Mika Vainio was a figure who relentlessly explored the fundamental and microscopic dimensions of sound, once famously stating he "wanted to taste the tone of neutrinos." Eschewing computers, he exclusively insisted on analog equipment, integrating the texture of sound and even silence into his musical structures.
The 2009 EP 'Vandal' is where his philosophy is most extremely realized. Its sharp noise, extreme frequencies, and hefty bass are not mere destruction; rather, they pull listeners away from familiar appreciation, forcing them to confront the physical reality of sound head-on.
Vainio's music makes you react physically before you interpret it. 'Vandal' reveals the fragility of existence and the boundaries of sensation, opening up a moment to experience the fundamental power inherent in sound.
프랑스의 사운드 아티스트 프랑크 비그루(Franck Vigroux)는 소리, 빛, 공간을 하나의 물질로 다루며, 노이즈와 공연 예술의 경계를 확장해왔습니다. 그의 음악은 기술 사회와 디스토피아적 세계관을 질문하며, 왜곡과 압도적 에너지로 감각의 한계를 흔듭니다.
‘Centaure’는 이러한 철학의 정점으로, 인더스트리얼, 테크노, 구체 음악의 파편을 거칠게 재구성해 청취자를 숭고의 체험으로 이끕니다. 또한 비디오 아티스트 쿠르트 드 해슬러와의 협업을 통해 시청각이 결합된 공감각적 퍼포먼스로 확장되며, 단순한 청취를 넘어 불안과 혼돈 속 새로운 질서를 탐색하는 체험의 장을 제시합니다.
French sound artist Franck Vigroux has pushed the boundaries of noise and performance art, treating sound, light, and space as a unified material. His music challenges technological society and dystopian worldviews, shaking the limits of perception with distortion and overwhelming energy.
"Centaure" stands as the pinnacle of this philosophy, roughly reconstructing fragments of industrial, techno, and musique concrète to guide listeners toward a sublime experience. Furthermore, through collaboration with video artist Kurt d'Haeseleer, it expands into a synesthetic, audiovisual performance, offering an experiential space that transcends mere listening to explore new orders amidst anxiety and chaos.
서울을 기반으로 활동하는 전자음악 듀오 다미라트(Damirat, 신성훈, 김창희)는 소리의 생성과 소멸, 그리고 그 과정에서 드러나는 비결정적 구조를 탐구합니다. 전통적 작곡법 대신 시간의 흐름과 우연성을 포착하며, 최소한의 요소로도 깊은 몰입을 설계합니다.
다미라트의 ‘legdow’는 이러한 개념의 정수를 보여주며, 선형적 시간의 질서를 벗어나 다층적이고 동시적인 사운드를 구축합니다.
이 작업은 음악을 완성된 결과물이 아니라 끊임없이 생성되는 과정으로 제시하며, 청취 행위를 능동적인 탐색의 장으로 확장합니다.
The Seoul-based electronic music duo Damirat, comprised of Shin Sung-hoon and Kim Chang-hee, explores the generation and dissipation of sound, as well as the indeterminate structures that emerge in the process. Moving away from traditional composition, they capture the flow of time and serendipity, designing deep immersion with minimal elements.
Damirat's "legdow" exemplifies the essence of this concept, creating multi-layered and simultaneous sounds that transcend the order of linear time.
This work presents music not as a finished product, but as a continuously evolving process, expanding the act of listening into a field of active exploration.
KIM ILDU / ENGELR HASHIM / KIM, CHANGHEE – I AM NOT I [2021] — 피드백과 해체의 실험
세명의 음악가 김일두, Engelr Hashim, 김창희가 함께 만든 ‘I AM NOT I’는 음악이 존속할 수 있는 가장 위태로운 경계에서 이루어진 음향적 실험입니다.
이 앨범은 김일두가 오랫동안 이어온 포크의 서정성과 록의 직접성을 넘어, 피드백과 노이즈라는 불안정한 물질성 속에서 전개된 급진적 자기 해체의 기록입니다. 이때 가사와 음계는 더 이상 중심축이 아닌, “복잡하고 이해하기 어려운 피드백”을 불러내는 물리적 트리거에 불과합니다.
‘I AM NOT I’의 리뷰어 M3g는 이 앨범을 J.G. 발라드의 문제의식과 나란히 읽습니다. 발라드가 ‘Crash’에서 지적했듯, 현대 사회는 허구가 현실을 압도하고 대체하는 지점에 놓여 있습니다. ‘I AM NOT I’의 소리는 이 지점에서 남겨진 잔여적 울림, 곧 “허구가 가릴 수 없는 현상의 자투리들”을 드러냅니다.
즉흥적 상호작용에서 발생하는 불가해한 잡음, 권태와 시행착오가 빚어내는 공허함, 그리고 그 속에서 드물게 공명하는 희열이 이 앨범의 핵심입니다. 이는 해석 가능한 구조보다 현상 그 자체를 기록하려는 시도이며, 마비된 감정을 다시 자극하려는 편집증적 집착으로도 읽힙니다.
‘I AM NOT I’는 안정된 서사 대신 해체된 파편과 예측 불가능한 감응 속에서 청취자가 감각적 한계와 마주하도록 이끕니다. 결국 제목 그대로 “나는 내가 아니다”라는 존재론적 질문을 소리를 통해 제기하며, 청취 행위 자체를 안전한 이해가 아닌 위협적 사건으로 전환시킵니다. 이 앨범은 그 위험한 청취의 장(場)을 구성하는 드문 작업이라 할 수 있습니다.
⸻
Tilt에서의 청취 제안
8월, Tilt는 ‘감각의 구조’를 세 개의 키워드 ‘인프라신, 서브라임, 시뮬라크르’로 나누어 탐색합니다.
‘I AM NOT I’는 감각이 감당할 수 없는 지점에서 발생하는 소리의 압도적 현상을 기록합니다. 피드백과 노이즈는 통제 불가능한 힘으로서 안정된 구조 대신 파편과 공허, 그리고 순간의 희열을 남깁니다.
Tilt는 이 앨범을 통해, 버크가 말한 ‘서브라임’의 감각적 한계와 마주하는 청취의 순간을 제안합니다. “나는 내가 아니다”라는 제목은 곧 자아의 경계를 흔드는 질문이 되고, 청취는 불가피하게 압도와 경외의 감각으로 우리를 이끕니다.
현재 소개되는 앨범들은 Tilt 8월 테마 기간 중, 공간 내 사운드 큐레이션 프로그램인 포닉 사이클의 흐름 안에서 순차적으로 재생되고 있습니다. 청취는 시간마다 매일 다르게 배치되며, 매일 새로운 감각적 경험으로 이어집니다.
KIM ILDU / ENGELR HASHIM / KIM, CHANGHEE – I AM NOT I — An Experiment in Feedback and Deconstruction
Created by the trio of musicians Kim Ildu, Engelr Hashim, and Kim Changhee, I AM NOT I is a sonic experiment conducted on the most precarious boundary of music's existence.
This album transcends the folk lyricism and rock directness of Kim Ildu's long-standing career, serving as a record of radical self-deconstruction that unfolds within the unstable materiality of feedback and noise. Here, lyrics and scales are no longer the central axis but merely physical triggers for evoking "complex and incomprehensible feedback."
Reviewer M3g draws a parallel between I AM NOT I and the thematic concerns of J.G. Ballard. As Ballard pointed out in Crash, modern society has reached a point where fiction overwhelms and replaces reality. The sound of I AM NOT I reveals the residual resonance left at this juncture—the "fragments of phenomena that fiction cannot hide."
The essence of this album lies in the incomprehensible noise born from improvisational interaction, the emptiness wrought by ennui and trial and error, and the moments of ecstasy that rarely resonate within it. It is an attempt to document phenomena as they are, rather than to construct an interpretable structure. It can also be read as a paranoid obsession to reawaken numbed emotions.
Instead of a stable narrative, I AM NOT I uses deconstructed fragments and unpredictable affective responses to lead the listener to confront their own sensory limits. The title itself poses the ontological question, "I am not I," through sound, transforming the very act of listening from one of safe comprehension into a threatening event. This album is a rare work that constitutes such a field of dangerous listening.
A Listening Proposal from Tilt
In August, Tilt explores 'The Structure of Sensation' through three keywords: 'Infrathin, Sublime, and Simulacra.'
I AM NOT I records the overwhelming phenomenon of sound that occurs at a point beyond sensory capacity. Feedback and noise, as uncontrollable forces, leave behind fragments, emptiness, and moments of elation instead of a stable structure.
Through this album, Tilt proposes a moment of listening that confronts the sensory limits of what Burke called the 'sublime.' The title "I am not I" becomes a question that shakes the boundaries of the self, and the act of listening inevitably leads us to a sense of being overwhelmed and of awe.
#Of_the_Sublime
KIM ILDU / ENGELR HASHIM / KIM, CHANGHEE – I AM NOT I
Release Date: February 14, 2021 7 Tracks / 29 Minutes
Instinct JJ
Sleep Endoscopy
Green Piping
KDJ
2226
Bingle Bangle
Eat Each Other
#Tilt_Phonic_Cycle
The albums currently being introduced are played sequentially within the Phonic Cycle, our in-house sound curation program, during Tilt's August theme period. The listening schedule is arranged differently every hour, leading to a new sensory experience each day.
Kerridge – Fatal Light Attraction [2016] — 소리를 통한 물리적 압도, 감각을 재구성하는 잔혹한 안무
영국 출신의 프로듀서 사무엘 케리지(Samuel Kerridge)는 테크노의 문법을 따르기보다, 둠 메탈의 중량감, 포스트 펑크의 신경질적 에너지, 인더스트리얼의 황량함을 뒤섞어 자신만의 브루탈리스트 음향을 구축합니다. 그는 악보와 매뉴얼을 거부하고, 장비를 의도와 다르게 사용하며 “우연” 속에서 소리의 본질(그가 말하는 ‘영혼’)과 직접적으로 대면합니다.
2016년 ‘Downwards’에서 발매된 ‘Fatal Light Attraction’은 그의 철학이 가장 역동적이고 외향적으로 구현된 기록입니다. 베를린 아토날 페스티벌에서의 오디오·비주얼 쇼에 기반한 이 작품은, 거대한 산업 공간을 전제로 설계된 체험적 작품입니다. 이전의 거칠고 녹슨 기계음 대신, 정밀한 사운드 디자인과 왜곡된 보컬이 전면에 등장하며 더욱 현대적이고 날카로운 긴장을 형성합니다.
앨범을 관통하는 것은 “절대적인 킥과 불안정한 휴식”이라는 순환입니다. 무자비하게 신체를 때리는 킥 드럼과, 그 뒤를 잇는 불안정한 공허는 청취를 극한으로 몰아넣습니다.
‘Fatal Light Attraction’은 친밀한 가정 청취보다, 거대한 공간에서 온몸으로 경험하도록 의도된 사운드 조각품입니다. 케리지는 이 기록을 통해 청취를 이성적 해석을 넘어선 신체적 사건으로 전환시키며, 감각의 경계를 시험하는 안무가로 자리합니다.
⸻
Tilt에서의 청취 제안
8월, Tilt는 ‘감각의 구조’를 세 개의 키워드 ‘인프라신, 서브라임, 시뮬라크르’로 나누어 탐색합니다.
케리지의 ‘Fatal Light Attraction’은 ‘서브라임’의 영역에 가장 가까운 기록입니다. 압도적인 킥과 공허의 교차 속에서, 청취자는 감각의 극한을 신체로 맞닥뜨리게 됩니다. 이는 소리를 통해 존재의 불안과 경외를 드러내는 순간으로 이어집니다.
현재 소개되는 앨범들은 Tilt 8월 테마 기간 중, 공간 내 사운드 큐레이션 프로그램인 포닉 사이클의 흐름 안에서 순차적으로 재생되고 있습니다. 청취는 시간마다 매일 다르게 배치되며, 매일 새로운 감각적 경험으로 이어집니다.
Kerridge – Fatal Light Attraction — A Physical Overwhelm Through Sound, A Brutal Choreography that Reconstructs the Senses
British-born producer Samuel Kerridge doesn't so much follow the conventions of techno as he constructs his own brutalist soundscape, blending the sheer weight of doom metal, the neurotic energy of post-punk, and the desolation of industrial music. He rejects sheet music and manuals, intentionally misusing his equipment to directly confront the essence—or what he calls the "soul"—of sound through "happy accidents."
Released in 2016 on Downwards, Fatal Light Attraction stands as the most dynamic and extroverted manifestation of his philosophy. Based on his audio-visual show at the Berlin Atonal festival, the work is an experiential piece designed for massive industrial spaces. In a departure from the coarse, rusted machine sounds of his previous work, this album foregrounds meticulous sound design and distorted vocals, creating a more modern and piercing tension.
The album is driven by a cycle of "relentless kicks and uneasy respite." The merciless kick drums that batter the body, followed by an unstable void, push the listening experience to its limits.
Fatal Light Attraction is less an album for intimate home listening and more a sonic sculpture intended to be experienced physically in a vast space. Through this record, Kerridge transforms listening from an act of rational interpretation into a corporeal event, positioning himself as a choreographer who tests the very boundaries of sensation.
A Listening Proposal from Tilt
In August, Tilt explores the "Structure of Sensation" through three keywords: Infrathin, Sublime, and Simulacra.
Kerridge’s Fatal Light Attraction aligns most closely with the realm of the "Sublime." In the interplay between overwhelming kicks and cavernous silence, the listener physically confronts the limits of their senses. This leads to a moment where the anxieties and awe of existence are revealed through sound.
The albums currently being introduced are played sequentially as part of the Phonic Cycle, a sound curation program at Tilt during the August theme period. The listening schedule is arranged differently each day, leading to a new sensory experience with every visit.
그의 사운드는 드럼 앤 베이스, 테크노, 앰비언트의 틀에 안착하지 않고, 오히려 그 경계를 해체하며 새로운의 감각 영역을 탐색합니다. 원래 드러머였던 그는 음악 소프트웨어의 ‘격자(grid)’를 의도적으로 거부하고, 뉴질랜드 사운드 시스템 문화와 야외 레이브에서 체득한 저주파의 직관적 이해를 바탕으로 유기적인 리듬 구조를 구축합니다.
dBridge의 Exit Records를 통해 발매된 EP ‘The Commons’는 이러한 접근이 가장 응축된 형태로 드러난 작업입니다. 사운드는 안개 낀 벙커처럼 폐쇄적이면서도 지진과 같은 저역의 압력으로 청취 형식을 집어삼킵니다.
그는 자연의 소리를 직접 차용하지 않지만, 정교한 사운드 디자인을 통해 자연이 가진 거대한 스케일과 본질을 재구성합니다. 그 결과물은 전체를 파악하기 어렵지만 분명히 존재하는 거대한 시스템처럼 다가오며, 청취자의 감각을 끊임없이 교란합니다.
‘The Commons’ EP는 분석보다 체험에 가까운 음악입니다. 기술을 통해 원초적인 힘을 호출하며, 청취자를 해석 이전의 직관적 감응 상태로 이끌어갑니다. 그의 작업은 특정 장르나 전통에 머물지 않고, 매번 새로운 지형을 탐색하는 과정 속에서 스스로의 작업을 갱신해 나갑니다.
⸻
Tilt에서의 청취 제안
8월, Tilt는 ‘감각의 구조’를 세 개의 키워드 ‘인프라신, 서브라임, 시뮬라크르’로 나누어 탐색합니다.
이번 ‘피스(Fis)’의 ‘The Commons’는 이 흐름 속에서 특히 ’서브라임(Sublime)‘의 차원을 보여줍니다. 깊은 저역의 압력과 폐쇄적 공간감이 만들어내는 체험은 일반적인 청취를 넘어, 신체 전체로 맞닥뜨리는 사건에 가깝습니다. Tilt는 이를 통해, 청취를 감각의 표면을 넘어선 경험으로 확장하고자 합니다.
현재 소개되는 앨범들은 Tilt 8월 테마 기간 중, 공간 내 사운드 큐레이션 프로그램인 포닉 사이클의 흐름 안에서 순차적으로 재생되고 있습니다. 청취는 시간마다 매일 다르게 배치되며, 매일 새로운 감각적 경험으로 이어집니다.
Fis – The Commons — A Record of Primordial Rhythm that Deconstructs Genre
New Zealand-born producer Oliver Peryman, known as Fis, is one of the most unpredictable artists in contemporary electronic music.
His sound doesn't settle into the frameworks of drum & bass, techno, or ambient; instead, it deconstructs their boundaries to explore new sensory territories. A former drummer, he intentionally rejects the rigid ‘grid’ of music software. He builds organic rhythmic structures grounded in an intuitive understanding of low frequencies, an understanding honed through his experiences with New Zealand's sound system culture and outdoor raves.
Released on dBridge’s Exit Records, the EP The Commons is perhaps the most concentrated expression of this approach. Its sound is as claustrophobic as a fog-filled bunker, yet it completely engulfs the listening experience with a seismic pressure of low-end frequencies.
While he doesn’t directly sample sounds from nature, Fis uses sophisticated sound design to reconstruct its immense scale and essence. The result is a sound that feels like a colossal, ever-present system—one that is difficult to fully comprehend but undeniably there, constantly disrupting the listener's senses.
The Commons is music meant to be experienced rather than analyzed. It uses technology to summon a primordial force, guiding the listener into a state of intuitive reaction that precedes interpretation. Fis's work never settles within a specific genre or tradition; instead, he continuously renews his craft by exploring new sonic terrains with each project.
A Listening Proposal from Tilt
In August, Tilt explores the "Structure of Sensation" through three keywords: Infrathin, Sublime, and Simulacra.
Within this framework, Fis’s The Commons especially embodies the dimension of the "Sublime." The experience created by the deep low-end pressure and claustrophobic atmosphere is less a conventional listening session and more an event that one confronts with the entire body. Through this, Tilt aims to expand listening into an experience that moves beyond the surface of sensation.
#Of_the_Sublime
Fis – The Commons Release Date: June 6, 2012 6 Tracks, 29 minutes
Club Track
Steeper
We Cross Tracks
Wise Man
The Commons
Patupaiarehe
#Tilt_Phonic_Cycle
The albums currently featured are played sequentially as part of the Phonic Cycle—our in-house sound curation program for Tilt's August theme. The listening schedule is arranged differently each day and each hour, leading to a new sensory experience with every visit.
카세트에 담긴 로파이 질감 속, 날카로운 노이즈, 차가운 드럼 패턴, 바람 부는 듯한 앰비언스는 훗날 판소닉(Pan Sonic)과 솔로 작업으로 이어질 바이니오 음악의 원형을 이미 품고 있습니다. 장비의 성능이 아닌, 소리의 물리적 특성과 다루는 태도에 주목한 그의 관점이 이 시기부터 명확히 드러납니다.
단 한 번의 공연으로 끝난 프로젝트였지만, ‘83–85’는 바이니오 예술의 심층을 보여주는 음향적 단층입니다. 공격성과 잔인함 속에 숨겨진 정교한 아이디어는, 감정의 부재조차 강력한 정서가 될 수 있음을 증명합니다.
⸻
Tilt에서의 청취 제안
8월, Tilt는 ‘감각의 구조’를 세 개의 키워드 ‘인프라신, 서브라임, 시뮬라크르’로 나누어 탐색합니다.
소개되는 Gagarin Kombinaatti의 83–85 앨범은 1980년대 초 핀란드 투르쿠의 지하에서 탄생한, 미카 바이니오의 음악적 기원을 담은 기록입니다.
버려진 금속과 조악한 장비에서 추출한 노이즈와 리듬은, 정교함을 거부한 채 원초적인 에너지와 폭발 직전의 긴장을 드러냅니다.
청취자는 이 사운드 속에서 감각의 한계와 맞닿는 압도, 즉 서브라임의 순간을 경험하게 됩니다. Tilt는 이 경험이 질서 이전의 혼돈 속에서 피어나는 창조의 가능성을 마주하게 하기를 바랍니다.
Gagarin Kombinaatti – 83–85 발매일: 2016년 12월 29일 총 12트랙 / 55분
1. Survos – 압축 / 짓누름 2. Vartioparaati – 경비 행진 3. Toisto – 반복 4. Tiedonantaja kirjoittaa – 정보 제공자가 쓴다 / 통신원이 쓴다 5. Ukaasi – 칙령 / 엄명 6. Reikäkorttia – 펀치 카드(천공 카드) 7. Massa – 질량 / 덩어리 8. Protonisuihku – 양성자 빔 9. Alkuperä – 기원 / 원천 10. Polvella – 무릎 위에서 11. Osat – 부품 / 부분 12. Raskas / Chemical Weapons – 무거움 / 화학 무기
현재 소개되는 앨범들은 Tilt 8월 테마 기간 중, 공간 내 사운드 큐레이션 프로그램인 포닉 사이클의 흐름 안에서 순차적으로 재생되고 있습니다. 청취는 시간마다 매일 다르게 배치되며, 매일 새로운 감각적 경험으로 이어집니다.
Gagarin Kombinaatti – 83–85 — Revealing the origins of Mika Vainio, an excavated record from the Finnish underground.
The recordings of Gagarin Kombinaatti, a project by the pioneer of Finnish electronic music, Mika Vainio, from when he was around 20 years old, have been released to the world after more than 30 years.
In the early 1980s, in a basement in Turku, he used discarded scrap metal, drills, hammers, and radio noise as his tools to craft a primitive and coarse sound reminiscent of Throbbing Gristle and early Einstürzende Neubauten.
Within the lo-fi texture of the cassettes, the sharp noise, cold drum patterns, and windy ambiance already contain the blueprint for Vainio's music that would later evolve into Pan Sonic and his solo work. His perspective, focused not on the performance of the equipment but on the physical properties of sound and the attitude in handling it, is clearly evident from this period.
Although it was a project that ended after a single performance, "83–85" is an acoustic fault line that reveals the depths of Vainio's art. The sophisticated ideas hidden within its aggression and brutality prove that even the absence of emotion can become a powerful sentiment.
A Listening Suggestion from Tilt
In August, Tilt explores the "Structure of Sensation" through three keywords: Infrathin, Sublime, and Simulacra.
The featured album, Gagarin Kombinaatti's 83–85, is a record of Mika Vainio's musical origins, born in the underground scene of Turku, Finland in the early 1980s.
The noise and rhythms, extracted from discarded metal and crude equipment, reject refinement and instead reveal a raw energy and a tension on the verge of explosion.
Within this sound, the listener experiences a moment of the sublime—an overwhelming sensation that borders on the limits of perception. Tilt hopes this experience allows you to confront the potential for creation that blossoms from the chaos that precedes order.
Tiedonantaja kirjoittaa – The Informant Writes / The Correspondent Writes
Ukaasi – Ukase / Edict
Reikäkorttia – Punch Card
Massa – Mass
Protonisuihku – Proton Beam
Alkuperä – Origin / Source
Polvella – On the Knee
Osat – Parts / Components
Raskas / Chemical Weapons – Heavy / Chemical Weapons
#Tilt_Phonic_Cycle
The albums currently being introduced are played sequentially as part of the Phonic Cycle, our in-space sound curation program during Tilt's August theme. The listening schedule is arranged differently each hour, leading to a new sensory experience every day.
런던 기반의 미국 사운드 아티스트 ‘에릭 홈(Eric Holm)’은 전통적 악기 대신, 사물과 환경이 만들어내는 물리적 진동과 공명에 집중합니다.
그의 데뷔작 ‘안-되-야(Andøya)’는 북극권 노르웨이 외딴 섬 ‘안-되-야(Andøya)’의 단 하나뿐인 전신주에서 채집한 소리로 완성되었습니다. 군사 통신 기지를 연결하는 고전압 전선에 컨택트 마이크를 부착해, 혹독한 바람과 전력선이 만들어내는 미세한 떨림과 전기적 노이즈를 포착한 것입니다.
여기서 전신주는 설원과 바람, 인간이 만든 거대한 네트워크가 만나는 교차점이자, 그 모든 것을 증언하는 ‘목격자’로 작동하게 됩니다. 이 앨범은 전력선의 저주파 윙윙거림, 날카로운 고주파, 정전기와 마찰음이 만들어내는 사운드스케이프는 청취자를 고립과 압도적인 자연의 힘 속으로 밀어 넣습니다.
Tilt는 이 앨범이 소리를 통해 장소의 본질과 보이지 않는 서사를 드러내는, 차갑고도 숭고한 청취 경험이 되기를 바랍니다.
⸻
Tilt에서의 청취 제안
8월, Tilt는 ‘감각의 구조’를 세 개의 키워드 ‘인프라신, 서브라임, 시뮬라크르’로 나누어 탐색합니다.
’에릭 홈(Eric Holm)‘의 ‘안-되-야(Andøya)’는 그중 ‘서브라임’의 압도적 환경과 감각의 한계를 마주하는 청취에서 재조명됩니다.
이 앨범은 북극권의 외딴 섬의 전신주에서 채집한 미세한 진동과 전류의 공명을 바탕으로, 자연과 기술이 만들어내는 거대한 긴장 구조를 드러냅니다.
청취자는 차가운 저주파와 날카로운 고주파가 교차하는 순간, 그 너머에서 다가오는 고립과 경외를 마주하게 됩니다.
Tilt는 이 소리의 구조가, 감각의 압도 속에 서 있는 존재의 상태를 사유하게 만들기를 바랍니다.
현재 소개되는 앨범들은 Tilt 8월 테마 기간 중, 공간 내 사운드 큐레이션 프로그램인 포닉 사이클의 흐름 안에서 순차적으로 재생되고 있습니다. 청취는 시간마다 매일 다르게 배치되며, 매일 새로운 감각적 경험으로 이어집니다.
Eric Holm – Andøya
London-based American sound artist Eric Holm focuses on the physical vibrations and resonances created by objects and environments, rather than traditional instruments.
His debut album, Andøya, was created from sounds collected from a single telegraph pole on the remote Norwegian island of Andøya, located in the Arctic Circle. By attaching contact microphones to the high-voltage wires connecting a military communications base, he captured the subtle vibrations and electrical noise generated by the harsh winds and the power lines themselves.
Here, the telegraph pole acts as an intersection where the snowfields, the wind, and a vast human-made network meet—a "witness" testifying to all of it. The album's soundscape, crafted from the low-frequency hum of power lines, sharp high-frequencies, static, and friction, pushes the listener into a state of isolation amidst the overwhelming force of nature.
Tilt hopes this album becomes a cold, sublime listening experience that reveals the essence of a place and its unseen narratives through sound.
Tilt's Listening Proposal
In August, Tilt explores "The Structure of Senses" through three keywords: "Infrathin, Sublime, and Simulacra."
Eric Holm's Andøya is re-examined through the lens of the "Sublime"—a listening experience that confronts the overwhelming environment and the limits of sensation.
Based on the subtle vibrations and electrical resonances captured from a telegraph pole on a remote Arctic island, this album exposes the immense tension created by the interplay of nature and technology.
As cold low-frequencies and sharp high-frequencies intersect, the listener is confronted with a sense of isolation and awe that looms beyond the sound.
Tilt hopes the structure of this sound invites contemplation on the state of being as one stands amidst sensory inundation.
#Of_the_Sublime
Eric Holm – Andøya Release Date: April 14, 2014 6 Tracks, 40 minutes
Måtinden
Stave
Åse
Kvastinden
Høyvika
Andøya
Summary of Track Names (Based on Norwegian and Topography)
Andøya The island of Andøya is located in the Vesterålen archipelago in northern Norway. "Øya" means "the island," and Andøya literally translates to "island of And," embodying the place and its identity.
Kvastinden This refers to Kvasstinden (705 m), the highest peak on the island, projecting a tension that mirrors the album's musical heights.
Måtinden / Høyvika / Stave Måtinden is a peak on a hiking trail on Andøya, offering famous views overlooking the coast and Høyvika beach. Stave is the village where this hike begins.
Åse Likely a Norwegian female name or a place name used in or near Andøya. In this context, "Åse" is interpreted as a name associated with the region.
영국 브리스톨의 듀오 엠티셋(Emptyset)은 소리의 물질성과 그것이 공간과 맺는 관계를 탐구하며, 청취를 감각의 한계까지 밀어붙입니다. 제임스 긴즈버그(James Ginzburg)와 폴 퍼거스(Paul Purgas)는 사인파, 백색 소음, 왜곡과 같은 최소 단위의 음향을 출발점으로 삼아, 그것이 특정 환경 속에서 변형·붕괴되는 과정을 기록합니다.
버려진 맨션이나 폐쇄된 발전소 같은 물리적 공간은, 그 자체로 소리를 변형시키고 의미를 갱신하는 능동적 주체로 작동합니다. 그 공간이 되돌려주는 응답은 불규칙하며, 예측 불가능한 질서와 혼돈의 경계에서 청각적 압도를 만들어냅니다.
‘라스터-노톤(Raster-Noton)’에서 발매된 EP ‘Collapsed’는 이러한 실험을 갤러리와 클럽의 문맥 속에 옮겨온 결정적 사례입니다. 불안정한 리듬 구조와 붕괴 직전의 음향 골격은 청취자를 무질서 앞에 세우고, 그 압도의 순간 속에서 존재의 축소와 경외를 동시에 경험하게 합니다.
Tilt는 이 앨범을 ‘서브라임(Sublime)’ 감각의 압도, 질서의 붕괴, 무한에 대한 감각의 장에서 제안합니다. 이는 불편함이 아니라, 감각이 재구성되는 극한의 청취입니다.
⸻
Tilt에서의 청취 제안
8월, Tilt는 ‘감각의 구조’를 세 개의 키워드 ‘인프라신, 서브라임, 시뮬라크르’로 나누어 탐색합니다.
현재 소개되는 앨범들은 Tilt 8월 테마 기간 중, 공간 내 사운드 큐레이션 프로그램인 포닉 사이클의 흐름 안에서 순차적으로 재생되고 있습니다. 청취는 시간마다 매일 다르게 배치되며, 매일 새로운 감각적 경험으로 이어집니다.
Emptyset – Collapsed [2012]
The Bristol-based duo Emptyset explores the materiality of sound and its relationship with space, pushing the act of listening to the limits of sensation. James Ginzburg and Paul Purgas start with minimal sonic units such as sine waves, white noise, and distortion, and record their process of transformation and decay within specific environments.
Physical spaces, like abandoned mansions or decommissioned power plants, become active agents that transform sound and renew its meaning. The responses these spaces return are irregular, creating a sense of auditory inundation at the boundary of unpredictable order and chaos.
The EP Collapsed, released on Raster-Noton, is a crucial example of this experimentation brought into the context of galleries and clubs. Its unstable rhythmic structures and sonic framework, perpetually on the verge of collapse, confront the listener with disorder. Within this overwhelming moment, one simultaneously experiences a sense of existential reduction and awe.
Tilt proposes this album as an experience of the "Sublime"—a sensory overwhelming, a collapse of order, and a brush with the infinite. This is not about discomfort, but rather an extreme form of listening where the senses are reconfigured.
Tilt's Listening Proposal
In August, Tilt explores "The Structure of Senses" through three keywords: "Infrathin, Sublime, and Simulacra."
Emptyset's Collapsed is re-examined at the intersection of "Sublime" overwhelming and collapse, where order and chaos meet.
This work transforms minimal sonic units like sine waves, noise, and distortion within space and structure, creating unpredictable tension and precarity.
Instead of stable rhythms or complete structures, the listener stands at the limit of their senses within a sonic framework that is constantly threatening to fall apart. Tilt hopes this experience moves beyond discomfort, allowing for a contemplation of the sublime moment when order dissolves.
The albums currently being introduced are played sequentially as part of the Phonic Cycle, a sound curation program within the space, during Tilt's August theme. The listening experience is arranged differently each day and at different times, leading to a new sensory experience daily.
Peter Rehberg - Work for GV 2004–2008 [2009] — 소음의 연출, 신체의 서사
피터 레버그(Peter Rehberg)는 노이즈와 글리치, 실험 전자음악의 경계를 확장한 사운드 아티스트이자, 음향을 통해 인간 심리의 깊은 단면과 신체의 내면적 긴장을 직조해온 음향 연출가입니다.
본 앨범 Work for GV 2004–2008은 프랑스-오스트리아 연출가 지젤 비엔(Gisèle Vienne)과의 협업을 집대성한 기록으로, 공연 I Apologize, Une belle enfant blonde, Jerk를 위해 작곡된 곡들을 중심으로 구성되어 있습니다.
이 작업들에서 레버그의 사운드는 무대 위 인물의 내면을 구축하고 관객의 신경계를 직접적으로 자극하는 극적 장치(dramaturgical element)로 기능합니다.
날카로운 고주파, 깊은 저역의 드론, 침묵의 간극, 기계적 불협은 감정의 결을 세밀하게 드러내며, 소리를 통해 폭력과 불안, 잔혹성과 애도의 정서를 청각적으로 번역합니다.
그의 소리는 우연한 소음이 아닌, 무대 위의 보이지 않는 심리와 신체를 청취 가능한 형태로 구성해낸 하나의 언어입니다.
따라서 이 앨범은 청취자를 불편하게 하거나 자극하는 대신, 극적 상황에 내재된 감정의 밀도와 심리적 파열음을 고요히 전이시킵니다.
⸻
Tilt에서의 청취 제안
8월, Tilt는 ‘감각의 구조’를 세 개의 키워드 ‘인프라신, 서브라임, 시뮬라크르’로 나누어 탐색합니다.
Peter Rehberg의 Work for GV 2004–2008은, 지젤 비엔과의 협업을 통해 제작된 음반으로, 소리가 무대 밖 정서와 심리 구조를 어떻게 구축할 수 있는지를 실험합니다.
청취자는 음악의 흐름이 아닌, 파편적 고주파와 침묵, 진동의 여운을 따라 감각의 경계에 머무는 경험을 하게 됩니다. Tilt는 이 작업이 감각의 인식 이전, 그 문턱에 놓인 상태를 사유할 수 있는 하나의 가능성이 되기를 바랍니다.
현재 소개되는 앨범들은 Tilt 8월 테마 기간 중, 공간 내 사운드 큐레이션 프로그램인 포닉 사이클의 흐름 안에서 순차적으로 재생되고 있습니다. 청취는 시간마다 매일 다르게 배치되며, 매일 새로운 감각적 경험으로 이어집니다.
Peter Rehberg - Work for GV 2004–2008 — The Direction of Noise, The Narrative of the Body
Peter Rehberg was a sound artist who expanded the boundaries of noise, glitch, and experimental electronic music, and a sonic director who wove together the deep facets of human psychology and the internal tensions of the body through sound.
This album, Work for GV 2004–2008, is a comprehensive record of his collaboration with the French-Austrian director Gisèle Vienne, centered on pieces composed for the performances I Apologize, Une belle enfant blonde, and Jerk.
In these works, Rehberg's sound functions as a dramaturgical element, constructing the inner world of the characters on stage and directly stimulating the audience's nervous system.
Sharp high frequencies, deep low-end drones, gaps of silence, and mechanical dissonance meticulously reveal the texture of emotion, aurally translating sentiments of violence, anxiety, cruelty, and mourning through sound.
His sound is not accidental noise but a language that constitutes the invisible psychology and physicality on stage into an audible form.
Therefore, instead of merely unsettling or provoking the listener, this album quietly transfers the density of emotion and the psychological ruptures inherent in the dramatic situations.
A Listening Proposal from Tilt
In August, Tilt explores the "Structure of Sensation" through three keywords: "Infrathin," "Sublime," and "Simulacra."
Peter Rehberg's Work for GV 2004–2008, an album produced through his collaboration with Gisèle Vienne, experiments with how sound can construct emotional and psychological structures outside of the stage.
The listener experiences dwelling at the boundary of sensation, following not a musical flow but fragmented high frequencies, silence, and the afterglow of vibrations. Tilt hopes this work becomes a possibility for contemplating the state that lies at the threshold, before the perception of sensation.
#Infrathin_Reveries
Peter Rehberg: Work for GV 2004–2008 Release Date: October 31, 2008 8 tracks, 55 minutes
Murder Version
ML6
Slow Investigation
Black Holes
Pia
ML3
Boxes & Angels
Final Jerk
#Tilt_Phonic_Cycle
The albums currently being introduced are played sequentially within the Phonic Cycle, a sound curation program in our space, during Tilt's August theme period. The listening experience is arranged differently each day at every hour, leading to a new sensory experience daily.
현재 소개되는 앨범들은 Tilt 8월 테마 기간 중, 공간 내 사운드 큐레이션 프로그램인 포닉 사이클의 흐름 안에서 순차적으로 재생되고 있습니다. 청취는 시간마다 매일 다르게 배치되며, 매일 새로운 감각적 경험으로 이어집니다.
Lisa Lerkenfeldt – Collagen — Hidden Resonance, the Most Delicate Vibration of Sensation
Based in Melbourne, Australia, composer and sound artist Lisa Lerkenfeldt places the very condition of 'listening' at the center of her art. For her, listening is a contemplative practice that rearranges the world and reveals the sensory topography latent beneath the surface of everyday life.
Her work drifts between the everyday and technology, materiality and intervention—using analog tape, peachwood combs, string instruments, piano, and feedback—to construct a new sonic order in the fissures of sensation.
Her official debut album, Collagen, is the result of this aesthetic converging in its most refined form. Physically edited tape loops, repetition and reconstruction, and the traces of sound derived from everyday gestures become a kind of musical score, and the music functions not as a narrative structure but as an afterimage lingering on a surface.
This album intentionally avoids firm formats or clear progressions. The listener is invited to dwell within the fragments of deconstructed sensation, attuning to the texture of minutely trembling sounds and the silent gaps that fill the space between them.
This is a listening for a "hidden resonance" that emanates from things not explicitly heard, and a quiet proposal to reconfigure the conditions of non-visual sensation.
A Listening Proposal from Tilt
In August, Tilt explores the "Structure of Sensation" through three keywords: "Infrathin," "Sublime," and "Simulacra."
Lisa Lerkenfeldt's Collagen is illuminated as a layer of "infrathin," operating at the finest boundary between sensation and non-sensation. It is a structural sonic environment, and listening manifests within it as the small vibrations of a responding body, the delay of memory, and the subtle tremor of existence.
Music that deals not with emotion, but with sensation itself.
From beyond what is heard, Collagen summons a resonance that was previously unheard.
#Infrathin_Reveries
Lisa Lerkenfeldt – Collagen Release Date: August 21, 2020 6 tracks, 36 minutes
In Her Hair
Collagen
Gates Of Desire
Music For Three Combs
The Weight Of History
Champagne Smoke
#Tilt_Phonic_Cycle
The albums currently being introduced are played sequentially within the Phonic Cycle, a sound curation program in our space, during Tilt's August theme period. The listening experience is arranged differently each day at every hour, leading to a new sensory experience daily.
Suum Cuique – Ascetic Ideals [2012] — 기계의 숨소리, 질서와 붕괴의 경계
‘각자에게 그의 몫을’이라는 라틴어 문장을 이름으로 삼은 Suum Cuique(수움 쿠우쿠)는 마일스 휘태커(Miles Whittaker)의 개인 프로젝트입니다. 이 이름은 프로듀서로서의 정체성과 실천을 가감 없이 드러내는 선언에 가깝습니다.
컴퓨터, 시퀀서, MIDI, 그리고 모든 동기화 장치를 거부하며, 아날로그 장비와의 물리적 접촉만으로 만들어진 이 음반은 음악이라기보다 한 편의 오디오 실험에 가깝습니다. 오작동하는 테크노, 포탄처럼 터지는 음향의 공백, 불협화음의 밀도 높은 질감. 마일스 휘태커는 이 모든 ‘결함’을 의도적 구조로 전환합니다.
Ascetic Ideals는 드럼머신과 신디사이저가 자동적으로 생성하는 불완전한 사운드를 그대로 수용하며, 편집 없는 실시간 믹싱, 때로는 의도하지 않은 우연까지 모두 수렴합니다. 이는 제작자의 개입이 최소화된 상태에서 기계가 스스로 ‘소리의 깊은 어둠’을 드러내도록 허락하는 작업입니다.
앨범의 음향은 마치 깊은 지하의 저장고, 드러나지 않던 본능의 층위에서 흘러나오는 숨결처럼 무겁고 건조하며, 익숙한 음악적 구조를 완전히 거부합니다. 완결을 유보한 채, 그저 사운드라는 사건이 감각 위를 지나가도록 방치합니다.
청취자는 이 앨범에서 감각의 가장 거친 표면과 마주합니다. Ascetic Ideals는 귀를 자극하는 것이 아니라, 그 청취 자체가 하나의 물리적 불안으로 침투되기를 요구합니다.
⸻
Tilt에서의 청취 제안
8월, Tilt는 ‘감각의 구조’를 세 개의 키워드 ‘인프라신, 서브라임, 시뮬라크르’로 나누어 탐색합니다.
Suum Cuique의 Ascetic Ideals는 음악이라는 완성된 구조를 거부하고, 청취자가 ‘소리의 경계선’에 머무는 경험으로 이끕니다.
이제 음악은 더 이상 형태를 갖춘 예술이 아닌, 기계와 공간 사이에서 자율적으로 발생하는 하나의 사건으로, 청취는 그 사건에 감각적으로 반응하는 실천으로 전환됩니다.
Suum Cuique – Ascetic Ideals — The Machine's Breath, the Boundary of Order and Collapse
Suum Cuique, a Latin phrase meaning "to each his own," is the solo project of Miles Whittaker. The name is akin to a declaration, unapologetically revealing his identity and practice as a producer.
Rejecting computers, sequencers, MIDI, and all synchronization devices, this record, created solely through physical contact with analog equipment, is less music and more an audio experiment. Malfunctioning techno, sonic voids that explode like cannonballs, the dense texture of dissonance—Miles Whittaker transforms all these "flaws" into an intentional structure.
Ascetic Ideals embraces the imperfect sounds automatically generated by drum machines and synthesizers, incorporating unedited real-time mixing and even unintended accidents. It is a process that allows the machine itself to reveal the "deep darkness of sound" with minimal intervention from the creator.
The album's sound is heavy and dry, like a breath flowing from a deep underground storage vault, from a layer of previously unrevealed instinct, completely rejecting familiar musical structures. It suspends completion, simply allowing the event of sound to pass over the senses.
On this album, the listener confronts the roughest surface of sensation. Ascetic Ideals does not aim to stimulate the ear, but demands that the act of listening itself permeates as a form of physical unease.
A Listening Proposal from Tilt
In August, Tilt explores the "Structure of Sensation" through three keywords: "Infrathin," "Sublime," and "Simulacra."
Suum Cuique's Ascetic Ideals rejects the finished structure of music and leads the listener to an experience of dwelling on the "borderline of sound."
Here, music is no longer an art form with a defined shape, but an event that autonomously occurs between machine and space. Listening is transformed into a practice of sensorially responding to that event.
#Infrathin_Reveries
Suum Cuique – Ascetic Ideals Release Date: May 2, 2012 8 tracks, 45 minutes
Strohtopf
Kuiper Anomaly
Atlas Levels
Core Value
Intonation
Deus Ex Machina
Proton Aesthetic
Dionysus Decay
#Tilt_Phonic_Cycle
The albums currently being introduced are played sequentially within the Phonic Cycle, a sound curation program in our space, during Tilt's August theme period. The listening experience is arranged differently each day at every hour, leading to a new sensory experience daily.
Else Marie Pade & Jacob Kirkegaard - SVÆVNINGER [2013] — 감각의 내면, 소리의 미지로 향하는 진동
‘SVÆVNINGER(스베브닝어)’는 50년 이상의 시간차를 둔 두 덴마크 사운드 아티스트, 엘스 마리 파데(Else Marie Pade)와 야콥 키르케고르(Jacob Kirkegaard)의 협업으로 탄생한 사운드 드로잉입니다. 파데는 1950년대 뮤직 콩크리트의 영향을 받은 덴마크 전자음악의 선구자이며, 키르케고르는 인간의 귓속, 체르노빌의 폐허, 지하수계 등 감각의 경계를 넘나드는 소리를 탐색해온 현대 사운드 아티스트입니다.
SVÆVNINGER(스베브닝어)는 덴마크어로 ‘맥놀이’, 즉 두 주파수가 충돌할 때 발생하는 미세한 비트 간섭을 뜻합니다. 이 앨범은 파데의 아카이브에서 발굴된 미공개 사운드 실험들과 키르케고르가 자신의 청각 기관에서 직접 채집한 자발적 이음향 방출(OAE)을 조합해 만들어졌으며, 기계와 신체, 과거와 현재, 외부와 내부를 잇는 청각적 통로로 기능합니다.
청취자는 더 이상 외부의 사운드를 ‘듣는’ 존재가 아니라, 자신의 귀 자체가 공명체이자 새로운 소리를 생성하는 장치로 작동하게 됩니다. 긴장감 있게 지속되는 두 음 사이의 미세한 높낮이 차이는, 감지와 착각, 물리와 심리를 가로지르며 신체 내부에서 제3의 소리를 만들어냅니다.
이 앨범은 완결된 이야기를 제공하지 않습니다. 오히려 불완전함을 유지함으로써 상상력을 열어두고, 청취자 스스로가 그 빈 공간에 의미를 투사하게 합니다. 그것은 청취의 가장 내밀한 메커니즘에 질문을 던지는 사운드의 실험실입니다.
⸻
Tilt에서의 청취 제안
8월, Tilt는 ‘감각의 구조’를 세 개의 키워드 ‘인프라신, 서브라임, 시뮬라크르’로 나누어 탐색합니다.
SVÆVNINGER 는 우리가 인식하지 못한 채 통과해온 미세한 진동, 감각의 틈새에서 울리는 음향을 조명합니다. 소리는 더 이상 외부의 자극이 아니라 내부에서 발생하는 사건, 그리고 신체와 청각 사이의 인프라신적인 간극에서 생성되는 새로운 경험으로 작동합니다.
Tilt는 이 청취를 통해, 우리가 무엇을 듣고 있으며, 또 그 듣기라는 행위가 우리 안에서 어떻게 작동하는지를 다시 질문합니다.
현재 소개되는 앨범들은 Tilt 8월 테마 기간 중, 공간 내 사운드 큐레이션 프로그램인 포닉 사이클의 흐름 안에서 순차적으로 재생되고 있습니다. 청취는 시간마다 매일 다르게 배치되며, 매일 새로운 감각적 경험으로 이어집니다.
Else Marie Pade & Jacob Kirkegaard - SVÆVNINGER — The Interior of Sensation, a Vibration Towards the Unknown of Sound
SVÆVNINGER is a sound drawing born from the collaboration of two Danish sound artists separated by more than 50 years: Else Marie Pade and Jacob Kirkegaard. Pade was a pioneer of Danish electronic music, influenced by musique concrète in the 1950s, while Kirkegaard is a contemporary sound artist who has explored sounds that traverse the boundaries of sensation, from inside the human ear to the ruins of Chernobyl and subterranean water systems.
SVÆVNINGER is the Danish word for "beatings," the subtle interference that occurs when two frequencies collide. The album was created by combining unreleased sound experiments unearthed from Pade's archives with Kirkegaard's own recordings of "otoacoustic emissions" (OAE) captured directly from his auditory organs. It functions as an auditory passage connecting machine and body, past and present, exterior and interior.
The listener is no longer a being who simply "hears" external sounds; their own ear becomes a resonator, a device that generates new sound. The minute pitch difference between two sustained, tense tones crosses the line between perception and illusion, physics and psychology, creating a third sound from within the body.
This album does not offer a complete narrative. Instead, by maintaining a state of incompleteness, it opens up the imagination, allowing the listener to project their own meaning into the empty space. It is a sonic laboratory that questions the most intimate mechanisms of listening.
A Listening Proposal from Tilt
In August, Tilt explores the "Structure of Sensation" through three keywords: "Infrathin," "Sublime," and "Simulacra."
SVÆVNINGER illuminates the subtle vibrations we pass through without recognition, the acoustic phenomena that resonate in the gaps of our senses. Sound is no longer an external stimulus but an event that occurs internally, a new experience generated in the infrathin gap between the body and the auditory sense.
Through this listening experience, Tilt re-examines what we are hearing and how the act of listening itself operates within us.
#Infrathin_Reveries
Else Marie Pade & Jacob Kirkegaard – SVÆVNINGER Release Date: May 28, 2013 7 tracks, approx. 54 minutes
Cirrocumulus
Cirrostratus
Stratus
Altocumulus
Cumulonimbus
Nimbostratus
Bortdragende Regnskyer
Cirrocumulus: Small patches of cloud high in the sky.
Cirrostratus: A thin, widespread layer of cloud that makes the sun or moon appear hazy.
Stratus: A hazy, greyish cloud layer at a low altitude.
Altocumulus: White, rounded cloud masses observed at mid-altitudes.
Cumulonimbus: A dense, towering vertical cloud that brings thunderstorms.
Nimbostratus: A dark cloud layer that brings continuous rain or snow.
Bortdragende Regnskyer: Departing rain clouds.
#Tilt_Phonic_Cycle
The albums currently being introduced are played sequentially within the Phonic Cycle, a sound curation program in our space, during Tilt's August theme period. The listening experience is arranged differently each day at every hour, leading to a new sensory experience daily.
Roly Porter – Aftertime [2011] — 감각의 조건, 이야기 이후의 청취
영국 브리스톨 출신의 작곡가 롤리 포터(Roly Porter)는 클럽 문화의 심장부에서 출발했지만, Aftertime을 통해 사운드의 보다 근원적인 층위로 이동합니다. 덥스텝 듀오 Vex’d(백스트)에서 체득한 압도적 음향 경험을 발판 삼아, 그는 이 데뷔 앨범에서 리듬과 서사의 틀을 해체하고, 청취 그 자체의 조건을 재구성합니다.
Aftertime은 비트의 중심을 제거한 채, 녹음된 어쿠스틱 소스를 급진적으로 변형하고 재조합해 독자적인 음향 세계를 구축하는데, 거대한 서브베이스의 압력과 금속성 마찰음, 블랙홀처럼 삼켜 들어가는 리버브는 단지 듣는 것을 넘어, 청취자의 감각을 우주의 외연으로 확장시키는 물리적 경험을 형성합니다.
앨범의 트랙명은 프랭크 허버트의 SF 서사 듄(Dune)에 등장하는 행성들에서 차용되었으나, Aftertime이 구성하는 청각적 세계는 추상적 서사보다 존재론적 사운드의 밀도에 가까운 공간입니다. 그 안에서 시간은 흐르지 않고 압축되며, 음악은 진행되지 않고 정지된 채 파동처럼 울려 퍼집니다.
이러한 극한의 환경 속에서 온데 마르테노(Ondes Martenot)의 선율이나 현악기의 잔향은 잔혹한 황량함과 서정적 아름다움이 교차하는 지점을 형성합니다. 이 충돌은 감정의 해석을 유예한 채, 청취자 스스로가 감각의 균열에서 의미를 발견하도록 이끕니다.
Aftertime은 어떤 감정도 강요하지 않으며, 어떤 이야기도 완결하지 않고, 오히려 이 음향적 구조는 질문을 남깁니다.
우리는 무엇을 듣고 있고, 그 듣기는 어디까지 확장될 수 있는가.
⸻
Tilt에서의 청취 제안
8월, Tilt는 ‘감각의 구조’를 세 개의 키워드 ‘인프라신, 서브라임, 시뮬라크르’로 나누어 탐색합니다.
Roly Porter의 Aftertime은 감각의 가장 미세한 틈에서 작동하는 음악적 실천으로 조명됩니다. 이 앨범은 감정을 직접적으로 전달하지 않고, 의미와 감각 사이의 미묘한 진동, 정서와 물리 사이의 ‘얇은 막’을 구성합니다. 압도적인 음향 구조와 서정적인 선율의 충돌 속에서, 청취자에게 감각의 문턱에 머무는 상태로 이끕니다.
Tilt는 이 작은 진동, 사소한 떨림, 끝내 해소되지 않는 잔향 속에서 청취가 어떻게 감각의 구조로 작동하는지를 실험합니다.
현재 소개되는 앨범들은 Tilt 8월 테마 기간 중, 공간 내 사운드 큐레이션 프로그램인 포닉 사이클의 흐름 안에서 순차적으로 재생되고 있습니다. 청취는 시간마다 매일 다르게 배치되며, 매일 새로운 감각적 경험으로 이어집니다.
Roly Porter – Aftertime — The Condition of Sensation, Listening After the Story
Hailing from Bristol, UK, composer Roly Porter began his journey in the heart of club culture, but with Aftertime, he shifts to a more fundamental layer of sound. Building on the overwhelming sonic experiences he mastered as part of the dubstep duo Vex'd, he deconstructs the framework of rhythm and narrative in this debut album, reconfiguring the very conditions of listening itself.
Aftertime removes the centrality of the beat, instead building a unique sonic world by radically transforming and reassembling recorded acoustic sources. The immense pressure of sub-bass, metallic friction, and reverb that swallows sound like a black hole creates a physical experience that goes beyond mere listening, extending the listener's senses to the outer reaches of the cosmos.
The album's track titles are borrowed from the planets in Frank Herbert's sci-fi epic Dune, but the auditory world constructed by Aftertime is a space closer to the density of ontological sound than to an abstract narrative. Within it, time does not flow but is compressed; music does not progress but resonates like a wave while standing still.
In this extreme environment, the melodies of the Ondes Martenot or the reverberations of strings form a point of intersection between brutal desolation and lyrical beauty. This collision suspends emotional interpretation, guiding the listener to discover meaning in the fissures of sensation for themselves.
Aftertime does not impose any emotion, nor does it complete any story. Instead, this sonic structure leaves a question:
What are we listening to, and how far can that listening extend?
A Listening Proposal from Tilt
In August, Tilt explores the "Structure of Sensation" through three keywords: "Infrathin," "Sublime," and "Simulacra."
Roly Porter's Aftertime is highlighted as a musical practice that operates in the finest gaps of sensation. The album does not convey emotion directly but constructs a "thin membrane" between meaning and sensation, between emotion and physicality. Amidst the clash of overwhelming sonic structures and lyrical melodies, it leads the listener to a state of dwelling at the threshold of sensation.
Tilt experiments with how listening functions as a structure of sensation within these small vibrations, these minor tremors, these ultimately unresolved reverberations.
Aftertime is a work that reminds us that the very act of standing on that boundary is listening.
The albums currently being introduced are played sequentially within the Phonic Cycle, a sound curation program in our space, during Tilt's August theme period. The listening experience is arranged differently each day at every hour, leading to a new sensory experience daily.
Kyle Bobby Dunn - Bring Me The Head of Kyle Bobby Dunn [2012] — 슬픔 속의 기쁨, 그리고 그 반대의 감정에 머무는 시간
카일 바비 던(Kyle Bobby Dunn)은 캐나다 출신의 작곡가이자 사운드 아티스트로, 특정 장르에 자신을 한정하지 않습니다. 그는 자신의 작업을 앰비언트나 드론으로 분류하는 시선을 피해가며, 음악을 기억과 상실, 멜랑콜리와 고독의 진동을 담은 ‘음향적 자서전(sonic autobiography)’이라 정의합니다. 이는 표면적인 배경음이 아니라, 내밀한 감정의 결을 담아낸 하나의 정서적 기록입니다.
그의 주요 악기는 일렉트릭 기타 하나지만, 루프와 중첩을 통해 만들어지는 사운드는 느리게 침강하는 지층처럼 장엄하고 섬세하게 전개됩니다. 고정된 멜로디나 구조보다는, 시간의 흐름 속에서 질감과 뉘앙스가 서서히 변화하는 감정의 풍경에 집중하는 것이 그의 방식입니다. 그의 음악은 따뜻함, 피로, 향수, 고립과 같은 일상의 정서를 말없이 건넵니다.
2012년에 발표된 ‘Bring Me The Head of Kyle Bobby Dunn’은 이러한 예술적 태도가 가장 깊고 복합적인 형태로 응축된 더블 앨범입니다. 2007년부터 2011년까지의 시간 속에서 포착된 단상들이 길고 명상적인 드론과 짧은 비네트(vignette)의 형태로 교차하며, 마치 의식의 흐름처럼 전개되는 청취의 여정을 이끕니다.
이 작업에서 시간은 선형적으로 흐르지 않습니다. 현재의 감각과 과거의 회상이 서로를 침식하며 스며들고, 기쁨과 슬픔, 평온과 불안이 이분법적으로 분리되지 않은 정서의 층위 속에서 공존합니다. “The Hungover”, “Innisfal (Rivers of My Fathers)”, “Parkland” 등의 곡들은 삶의 구체적 순간들과 감정의 잔결을 섬세하게 포착합니다.
결국 이 앨범은 완성된 서사를 전달하기보다는, 청취자 각자가 자신의 감정과 기억을 투영할 수 있는 반사면(reflective space)을 제안합니다. 가장 사적인 고백이 가장 보편적인 공감으로 확장되는 이 공간 속에서, 청취는 하나의 내면적 작용으로 재정의됩니다.
⸻
Tilt에서의 청취 제안
8월, Tilt는 ‘감각의 구조’를 세 개의 키워드 ‘인프라신, 서브라임, 시뮬라크르’로 나누어 탐색합니다.
카일 바비 던의 음악은 감정의 ‘해결’보다 ‘머무름’에 가깝습니다. 하나의 구조보다 한 겹의 공기, 하나의 문장보다 한 호흡의 여백처럼 이 작업은 청취자가 자신의 시간과 감각을 재구성할 수 있는 공간을 조용히 열어둡니다.
Kyle Bobby Dunn - Bring Me The Head of Kyle Bobby Dunn
Part.1
1. Canticle of Votier’s Flats 2. La Chanson de Beurrage 3. Ending of All Odds 4. Douglas Glen Theme 5. An Evening With Dusty 6. The Hungover 7. Diamond Cove (And Its Children Were Watching)
Part.2
1. The Troubles With Tres Belles 2. Innisfal (Rivers of My Fathers) 3. The Calm Idiots of Yesterday 4. Parkland 5. Completia Terrace 6. In Search of a Poetic Whole 7. Kotylak 8. Moitie Et Moitie
현재 소개되는 앨범들은 Tilt 8월 테마 기간 중, 공간 내 사운드 큐레이션 프로그램인 포닉 사이클의 흐름 안에서 순차적으로 재생되고 있습니다. 청취는 시간마다 매일 다르게 배치되며, 매일 새로운 감각적 경험으로 이어집니다.
Kyle Bobby Dunn - Bring Me The Head of Kyle Bobby Dunn — Joy in Sadness, and the Time Spent Dwelling in the Opposite Emotion
Kyle Bobby Dunn is a Canadian composer and sound artist who does not confine himself to a specific genre. He sidesteps classifications like ambient or drone, defining his work as a "sonic autobiography" that captures the vibrations of memory and loss, melancholy and solitude. It is not superficial background music, but an emotional record containing the texture of intimate feelings.
His primary instrument is a single electric guitar, but the sound, created through loops and layering, unfolds majestically and delicately, like slowly settling geological strata. His method focuses on a landscape of emotions where texture and nuance gradually change over time, rather than on fixed melodies or structures. His music wordlessly conveys everyday emotions such as warmth, fatigue, nostalgia, and isolation.
Released in 2012, Bring Me The Head of Kyle Bobby Dunn is a double album where this artistic attitude is condensed into its deepest and most complex form. Fragments captured between 2007 and 2011 are interspersed in the form of long, meditative drones and short vignettes, leading a listening journey that unfolds like a stream of consciousness.
In this work, time does not flow linearly. Present sensations and past recollections seep into and erode one another, while joy and sadness, tranquility and anxiety coexist within emotional layers that are not dichotomously separated. Tracks like "The Hungover," "Innisfal (Rivers of My Fathers)," and "Parkland" delicately capture specific moments of life and the fine ripples of emotion.
Ultimately, this album does not deliver a finished narrative but proposes a reflective space onto which each listener can project their own emotions and memories. In this space, where the most private confession extends into the most universal empathy, listening is redefined as an internal act.
A Listening Proposal from Tilt
In August, Tilt explores the "Structure of Sensation" through three keywords: "Infrathin," "Sublime," and "Simulacra."
Kyle Bobby Dunn's music is closer to "dwelling in" emotion than "resolving" it. Like a layer of air rather than a structure, like the space of a single breath rather than a sentence, this work quietly opens a space for the listener to reconstruct their own time and sensation.
#Infrathin_Reveries
Kyle Bobby Dunn: Bring Me The Head of Kyle Bobby Dunn Release Date: June 25, 2012 15 tracks, 2 hours 2 minutes
Part 1
Canticle of Votier’s Flats
La Chanson de Beurrage
Ending of All Odds
Douglas Glen Theme
An Evening With Dusty
The Hungover
Diamond Cove (And Its Children Were Watching)
Part 2
The Troubles With Tres Belles
Innisfal (Rivers of My Fathers)
The Calm Idiots of Yesterday
Parkland
Completia Terrace
In Search of a Poetic Whole
Kotylak
Moitie Et Moitie
#Tilt_Phonic_Cycle
The albums currently being introduced are played sequentially within the Phonic Cycle, a sound curation program in our space, during Tilt's August theme period. The listening experience is arranged differently each day at every hour, leading to a new sensory experience daily.
참여 아티스트: * Lucy Railton – 첼로 * James Underwood – 바이올린 * Bendik Giske – 색소폰 * Coby Sey – 보컬
1. Abandon 2. Naked to the Light 3. Late Night Drive 4. Sick Eros 5. Belleville 6. Sweat, Tears or the Sea 7. Atlas 8. Reading the Air 9. You Burn Me 10. Earthbound
현재 소개되는 앨범들은 Tilt 8월 테마 기간 중, 공간 내 사운드 큐레이션 프로그램인 포닉 사이클의 흐름 안에서 순차적으로 재생되고 있습니다. 청취는 시간마다 매일 다르게 배치되며, 매일 새로운 감각적 경험으로 이어집니다.
Laurel Halo – Atlas — A Listening Environment for Places That Don't Exist
Laurel Halo is one of the most difficult-to-define composers and producers in contemporary electronic music.
She dismantles the boundaries of genre, focusing on atmosphere over emotion and the flow of sensation over structure, constructing topographies of memory, place, and the unconscious through sound.
Released in 2023, Atlas is a work in which her musical and philosophical journey is condensed into its most refined form.
Born as a response to the "sense of placelessness" felt during the pandemic, this album is designed as a sound environment for spaces that do not actually exist.
The album is centered around piano improvisations, layered with performances by Lucy Railton on cello, Bendik Giske on saxophone, James Underwood on violin, and Coby Sey on vocals.
These sounds were electronically processed at the Ina-GRM studio in Paris, organized into a fog-like matrix that blurs the lines between acoustic and digital, chamber music and ambient.
Within this album, the listener is invited to dwell within layers of emotion where sorrow and tranquility, anxiety and ecstasy seep in, rather than following a clear structure or emotional language. The flow of listening is non-linear, like a dream, drifting along with intuitive sensations.
Atlas is composed not of songs but of an environment, not as a final product but as an experience. Within it, we do not so much "listen" to music as we capture the subtle tremors of the moment sensation awakens.
Through this work, Laurel Halo proposes the atmosphere created by sound itself as a listening structure.
A Listening Proposal from Tilt
In August, Tilt explores the "Structure of Sensation" through three keywords: "Infrathin," "Sublime," and "Simulacra."
Laurel Halo's Atlas is a work that particularly focuses on "the way atmosphere and sensory layers are constructed."
In an atmosphere that spreads like a current rather than an emotion, and in a flow of reverie rather than structure, the listener is reborn as a being who temporarily resides in a sensory environment.
Through this album, Tilt hopes to listen together to the way sensation operates before logic, and the possibility that sound can design a transparent space.
이번 앨범 ‘Sept duos pour guitare acoustique & piano préparé(어쿠스틱 기타와 프리페어드 피아노를 위한 일곱 개의 이중주)’는 전자음 없이 오직 어쿠스틱 기타와 프리페어드 피아노만으로 구성되며, 모든 것이 오버더빙 없이 실시간으로 연주됩니다.
‘파테라스’는 피아노 내부에 오브제를 삽입해 타악기적이고 예측 불가능한 음색을 만들어내고, ‘오말리’는 슬라이드와 개방현의 배음을 통해 서서히 진동하는 하모닉 필드를 구축합니다.
이 작업은 전통적인 박자와 구조를 배제하고, 선형적 흐름 대신, 두 악기 사이의 미세한 긴장과 공명이 주도하는 섬세한 청취 환경이 조성됩니다. 청취자는 예측 가능한 리듬을 따르기보다, 그 안에서 발생하고 소멸하는 소리의 순간들에 집중하게 됩니다.
‘깊은 청취’란 무엇인가, ‘듣는 행위’는 어떻게 가능한가 이 앨범은 그러한 근본적 질문을, 침묵과 공명의 사이에서 던지고 있습니다.
⸻
Tilt에서의 청취 제안
8월, Tilt는 ‘감각의 구조’를 세 개의 키워드 ‘인프라신, 서브라임, 시뮬라크르’로 나누어 탐색합니다.
이번 앨범 ‘Sept duos pour guitare acoustique & piano préparé(어쿠스틱 기타와 프리페어드 피아노를 위한 일곱 개의 이중주)’는 ‘Infrathin’과 ‘Sublime’ 사이 어딘가에 위치합니다.
음향적 여백과 감각의 미세한 진동, 무너진 시간 속에서 청취자는 ‘듣는다’는 행위 그 자체를 다시 경험하게 됩니다.
Tilt는 이 작업을 통해, 소리와 침묵 사이의 감각적 균열, 그리고 그 안에서 피어나는 내밀한 교감을 함께 듣고자 합니다.
Stephen O’Malley & Anthony Pateras – Sept duos pour guitare acoustique & piano préparé 발매일: 2023년 9월 7일 총 7곡, 1시간 1분
1. déjà rêvé (이미 꿈꾼) 2. déjà vécu (이미 살아본) 3. déjà voulu (이미 원했던) 4. déjà senti (이미 느낀) 5. déjà su (이미 알았던) 6. déjà trouvé (이미 발견한) 7. déjà raconté (이미 이야기된)
현재 소개되는 앨범들은 Tilt 8월 테마 기간 중, 공간 내 사운드 큐레이션 프로그램인 포닉 사이클의 흐름 안에서 순차적으로 재생되고 있습니다. 청취는 시간마다 매일 다르게 배치되며, 매일 새로운 감각적 경험으로 이어집니다.
Stephen O’Malley & Anthony Pateras – Sept duos pour guitare acoustique & piano préparé [2023] — Between Silence and Resonance, a Record of Devout Listening
The collaboration between Stephen O’Malley, founder of the drone metal band Sunn O))), and experimental composer Anthony Pateras creates a new sensory landscape where distinct sound philosophies collide.
This album, Sept duos pour guitare acoustique & piano préparé (Seven duos for acoustic guitar & prepared piano), is composed solely of acoustic guitar and prepared piano without any electronic sounds, and everything is performed in real-time with no overdubs.
Pateras inserts objects inside the piano to create percussive and unpredictable timbres, while O’Malley builds a slowly vibrating harmonic field through the overtones of slides and open strings.
This work eschews traditional rhythm and structure. Instead of a linear flow, it fosters a delicate listening environment driven by the subtle tension and resonance between the two instruments. The listener is prompted to focus on the moments of sound as they emerge and decay, rather than following a predictable rhythm.
What is "deep listening"? How is the "act of listening" possible? This album poses these fundamental questions between silence and resonance.
A Listening Proposal from Tilt
In August, Tilt explores the "Structure of Sensation" through three keywords: "Infrathin," "Sublime," and "Simulacra."
This album, Sept duos pour guitare acoustique & piano préparé, is situated somewhere between "Infrathin" and "Sublime."
Amidst the acoustic voids, the subtle vibrations of sensation, and a collapsed sense of time, the listener re-experiences the very act of "listening."
Through this work, Tilt invites you to listen together to the sensory fissure between sound and silence, and the intimate communion that blossoms within it.
#Infrathin_Reveries
Stephen O’Malley & Anthony Pateras – Sept duos pour guitare acoustique & piano préparé Release Date: September 7, 2023 7 tracks, 1 hour 1 minute
déjà rêvé (already dreamed)
déjà vécu (already lived)
déjà voulu (already wanted)
déjà senti (already felt)
déjà su (already known)
déjà trouvé (already found)
déjà raconté (already told)
#Tilt_Phonic_Cycle
The albums currently being introduced are played sequentially within the Phonic Cycle, a sound curation program in our space, during Tilt's August theme period. The listening experience is arranged differently each day at every hour, leading to a new sensory experience daily.
현재 소개되는 앨범들은 Tilt 8월 테마 기간 중, 공간 내 사운드 큐레이션 프로그램인 포닉 사이클의 흐름 안에서 순차적으로 재생되고 있습니다. 청취는 시간마다 매일 다르게 배치되며, 매일 새로운 감각적 경험으로 이어집니다.
LCC – Bastet
— A Sanctuary of Listening Composed of Mythical Order and Fragments
LCC (Las CasiCasiotone) is an organic artistic collective formed by the Spanish duo Ana Quiroga and Uge Pañeda. Transcending education, performance, and collaboration, they have persistently worked to extend the auditory sense as a medium for social and emotional resonance.
Their second full-length album, Bastet, draws motifs from ancient Egyptian mythology, placing disparate elements such as technological structures and traditional rituals, violence and nurturing, reality and symbolism within a single sonic topography.
Snake-like synthesizers, fog-like drones, breaking glass, echoing sirens, gunshots, and chants—none of these converge into a single, clear meaning. Instead, they are sonic fragments formed by the collision of different times and emotions.
The album thoroughly rejects traditional rhythmic or metric structures, instead building a "ritualistic space" and inviting the listener to slowly enter it.
Bastet is a work constructed upon a sophisticated sound design crafted at Stockholm's EMS studio. While it may feel empty and unwelcoming at first, with repeated listening, a density of sensation gradually accumulates, like the layers of an ancient rite.
On this album, sound summons mythical time into the present, unfolding as a "ceremony" that re-examines the conditions of existence through sensory means.
With this work, LCC transforms music from an object of appreciation into a structural space for mental transit. Listening becomes a dreamlike participation, where one reconstructs meaning by following dismantled signs and symbols rather than simply following the flow.
A Listening Proposal from Tilt
In August, Tilt explores the "Structure of Sensation" through three keywords: "Infrathin," "Sublime," and "Simulacra."
LCC's Bastet unpacks the concept of "infrathin" through the ancient layer where sensation is summoned before consciousness, and on the tense surface just before mythical symbols are sonically manifested.
Rather than subtly agitating the senses, this work is a field of listening designed for the listener to actively assemble sensation and meaning within it. It arranges fragmented sound structures and symbolic signs into a refined order.
Tilt proposes this album not as an object of appreciation, but as a ritualistic space built in the form of sound.
By entering this space, the listener becomes a participant who sensorially collects and assembles the traces of symbols drifting between the sounds, rather than merely moving along with them.
This work can be read as an attempt to design with sound the sensory shift that occurs at the threshold of the infrathin, and the tension just before sound transitions into symbol, just before it becomes meaning.
#Infrathin_Reveries
LCC – Bastet
Release Date: June 16, 2017 8 tracks, 44 minutes
Am
Ib
Ba
He
She
Ka
Aj
Us
The track titles on Bastet can be interpreted as elements derived from ancient Egyptian mythology and concepts of the soul.
Am – Symbol of judgment and annihilation (Ammit)
Ib – The heart, the inner moral center
Ba – The free-roaming, individual soul or personality
He – Breath, the flow of existence
She – The feminine, the duality of destruction and restoration
Ka – Life energy, the spiritual double
Aj – The complete soul, transformed consciousness
Us – The collective being, all of us
#Tilt_Phonic_Cycle
The albums currently being introduced are played sequentially within the Phonic Cycle, a sound curation program in our space, during Tilt's August theme period. The listening experience is arranged differently each day at every hour, leading to a new sensory experience daily.
현재 소개되는 앨범들은 Tilt 8월 테마 기간 중, 공간 내 사운드 큐레이션 프로그램인 포닉 사이클의 흐름 안에서 순차적으로 재생되고 있습니다. 청취는 시간마다 매일 다르게 배치되며, 매일 새로운 감각적 경험으로 이어집니다.
Chra – On a Fateful Morning [2017]
— Between Sensation and Memory, the Architect of Sound
Chra is the project of Christina Nemec, a Vienna-based sound artist. She is regarded as more than a creator of music, but as a sonic architect who sketches a psychogeographical map along the border between the inner and outer worlds.
Her journey began in the punk scene and with queer-feminist performance bands, and she has since connected sound with politics, identity, and place in various ways, including running her own label, 'Comfortzone,' and hosting a radio show. Her work has always been an attempt to dismantle existing structures of perception and to explore new sensory topographies through sound.
Chra's music is less about improvisation and more akin to a pre-configured sensory structure. The meticulously placed sounds are architectural, existing in forms that expand slowly or seem almost to stand still. Fragments of reality are transmuted into surreal sonic events through field recordings, low frequencies, and analog textures.
On a Fateful Morning stands out as the deepest embodiment of her sound world. On this album, sound itself functions as an atmosphere, constructed as an "autarchic time-and-space-continuum". Thick, low bass drones, floating synths, and unidentifiable samples repeat in a hypnotic state, leading the listener into an undefined field of sensation.
Her music quietly vibrates between dissonance and balance, reality and abstraction. The sound, flowing without a clear direction, diffuses along the lines of pre-cognitive sensation, the superimposition of reality and imagination, and the unstable boundary between presence and absence. Rather than presenting a definitive message, she slowly awakens strange and conspiratorial memories dormant in the depths of the subconscious, questioning anew the way we sense space and traverse our inner world through listening.
A Listening Proposal from Tilt
In August, Tilt explores the "Structure of Sensation" through three keywords: "Infrathin," "Sublime," and "Simulacra."
Among them, Chra's On a Fateful Morning focuses on the "infrathin" — the layer where latent, undetected sensations begin to react from beyond memory and emotion. The concept of "infrathin," coined by Marcel Duchamp, refers to a subtle, almost imperceptible separation or interval between things.
The sounds in this album move not by following a structure, but by tracing the afterglow of emotions that remain like silence and the flow of sensations that drift between consciousness and the unconscious. Through this work, Tilt proposes a mode of listening that savors the state just before sensation arises.
Chra – On a Fateful Morning
Release Date: December 1, 2017 6 tracks, 33 minutes
Cognitive Ease
Phorusrhacidae
Odessatocha
Crowded Dream
das modul
Coisioc
#Tilt_Phonic_Cycle
The albums currently being introduced are played sequentially within the Phonic Cycle, a sound curation program in our space, during Tilt's August theme period. The listening experience is arranged differently each day at every hour, leading to a new sensory experience daily.
피터 레버그(Peter Rehberg, 예명 Pita)는 1990년대 이후 실험 전자음악의 흐름에서 가장 급진적이면서도 핵심적인 좌표 중 하나로 기억됩니다. 그는 노이즈라는 명칭에 갇히지 않는, 작곡가이자 큐레이터로서 소리의 물성, 감각의 경계, 그리고 존재의 균열을 끊임없이 사유해온 인물입니다.
런던에서 태어나 오스트리아 빈에 정착한 그는, 음악을 장르로 분류하고 규격화하려는 산업적 관성에 강한 회의감을 품고 있었습니다.
그에게 장르는 ‘작은 신발 상자’에 불과했으며, 소리는 그 안에 갇히지 않아야 한다고 믿었습니다.
그의 작업은 언제나 소리 자체의 물리성과 불안정성, 그리고 그로부터 파생되는 청취의 심리적 파열에 주목해 왔습니다. 그의 음악은 종종 “절반은 즉흥, 절반은 혼돈”으로 요약되곤 합니다. 이러한 접근은 무작위의 결과가 아닌, 예측 불가능한 흐름 속에서 청취자가 감각의 경계를 새롭게 인식하도록 설계된 구성적 실험이었습니다.
또한 그는 1995년부터 본인이 직접 공동 설립 및 운영해온 레이블 에디션스 메고(Editions Mego)를 통해 급진적 실험을 지속해온 수많은 동시대 작가들과의 청취 생태계를 조율해왔습니다. 이 레이블은 특정한 미학보다는 타협하지 않는 사운드 태도를 공유하는 장으로 기능해 왔습니다.
특히 ‘Get In’은 에디션스 메고에서 발매된 그의 12년 만의 솔로 앨범으로, 보다 밀도 높은 사운드 구성과 사유적 리듬으로 주목받았습니다. 폭발적인 에너지로 대표되던 초기작과 달리, 이 앨범은 반복과 지연, 긴 침묵과 돌발적인 균열을 통해 사운드가 아닌 ‘청취의 시간’ 자체에 천착합니다.
모듈러 신스와 하드웨어 기반의 접근을 통해 그는 컴퓨터 화면 너머의 질서를 벗어나 직관적이고 비재현적인 청취의 장을 만들어 냅니다. 그 안에서 우리는 소리가 발생하고 소멸하는 찰나, 그 어떤 구조도 감당할 수 없는 긴장의 순간과 마주할지도 모릅니다.
피터 레버그는 음악을 특정한 감정이나 메시지를 전달하는 기호가 아닌, 듣는 행위 자체를 되묻는 하나의 존재 조건으로 제시했습니다. 그의 유산은 음반이나 소리에 머물지 않으며, 청취라는 행위를 근본적으로 다시 묻는 그의 방식 속에 살아 있습니다.
⸻
Tilt에서의 청취 제안
8월, Tilt는 ‘감각의 구조’를 세 개의 키워드 ‘인프라신, 서브라임, 시뮬라크르’로 나누어 탐색합니다.
피터 레버그의 음악은 이 세 개념이 교차하는 지점에 놓여 있지만, 특히 그의 사운드는 ‘인프라신’이 말하는 감지 불가능한 감각의 문턱에서 시작됩니다.
거의 들리지 않는 파열과 미세한 진동, 소리와 침묵 사이의 모호한 간극은 청취자에게 익숙한 구조나 감정을 허락하지 않으며, 감각의 흐름을 다시 정렬하게 만듭니다.
우리는 ‘Get In’이라는 작품을 통해 소리의 부재를 마주하고, 감각의 빈틈을 견디며, 그로부터 청취가 어떻게 작동하는지를 다시 사유하게 됩니다.
이 앨범은 단지 음악을 듣는 시간이 아니라, 감각의 입구에 잠시 머무는 일, 그리고 그 입구 너머의 긴장을 감지하는 조용한 훈련이 될 수 있습니다.
현재 소개되는 앨범들은 Tilt 8월 테마 기간 중, 공간 내 사운드 큐레이션 프로그램인 포닉 사이클의 흐름 안에서 순차적으로 재생되고 있습니다. 청취는 시간마다 매일 다르게 배치되며, 매일 새로운 감각적 경험으로 이어집니다.
Pita - Get In
— A Condition of Sensation Resonating Beyond Order
Peter Rehberg, known by his alias Pita, is remembered as one of the most radical yet pivotal figures in the trajectory of experimental electronic music since the 1990s. He was an artist who refused to be confined by the term "noise," a composer and curator who constantly contemplated the materiality of sound, the boundaries of sensation, and the fissures of existence.
Born in London and later settling in Vienna, Rehberg held a deep skepticism towards the industrial tendency to classify and standardize music into genres. To him, a genre was nothing more than a "little shoebox," and he believed sound should not be confined within it.
His work consistently focused on the physicality and instability of sound itself, and the resulting psychological ruptures in the act of listening. His music is often summarized as "half improvisation, half chaos." This approach was not a random outcome but a compositional experiment designed to make the listener perceive the boundaries of sensation anew within an unpredictable flow.
Furthermore, through the label Editions Mego, which he co-founded and ran from 1995, he orchestrated a listening ecosystem with numerous contemporary artists who pursued radical experimentation. The label has functioned as a platform sharing an uncompromising attitude towards sound rather than a specific aesthetic.
In particular, Get In, his first solo album in 12 years released on Editions Mego, garnered attention for its denser sound composition and contemplative rhythm. Unlike his earlier works, which were characterized by explosive energy, this album delves into "the time of listening" itself through repetition, delay, long silences, and sudden fractures.
Through a modular synth and hardware-based approach, he moved beyond the order of the computer screen to create an intuitive and non-representational field of listening. Within it, we may confront the fleeting moments of sound's emergence and disappearance, moments of tension that no structure can contain.
Peter Rehberg presented music not as a symbol for conveying specific emotions or messages, but as a condition of existence that questions the act of listening itself. His legacy resides not merely in his records or sounds, but in his method of fundamentally re-examining the act of listening.
A Listening Proposal from Tilt
In August, Tilt explores the "Structure of Sensation" through three keywords: "Infrathin," "Sublime," and "Simulacra."
While Peter Rehberg's music lies at the intersection of these three concepts, his sound, in particular, begins at the threshold of imperceptible sensation that "infrathin" describes.
The nearly inaudible ruptures, the minute vibrations, and the ambiguous gap between sound and silence do not permit the listener familiar structures or emotions, forcing a realignment of the flow of sensation.
Through the work Get In, we are made to confront the absence of sound, to endure the gaps in our senses, and from there, to rethink how listening operates.
This album is not merely a time for listening to music, but can be a quiet training—an act of momentarily pausing at the entrance of sensation and detecting the tension that lies beyond that entrance.
Pita – Get In
Release Date: May 14, 2016 7 tracks, 41 minutes
Fvo
20150609 I
Aahn
Line Angel
S200729
9U2016
Mfbk
#Tilt_Phonic_Cycle
The albums currently being introduced are played sequentially within the Phonic Cycle, a sound curation program in our space, during Tilt's August theme period. The listening experience is arranged differently each day at every hour, leading to a new sensory experience daily.
Phonic Cycle~은 Tilt에서 매월 진행되는 몰입형 청취 프로그램입니다. 특정 음악가, 앨범, 테마를 중심으로 소리의 흐름과 구조를 재편하는 리스닝 큐레이션입니다.
2025년 7월, Tilt는 감각을 주제로 한 세 편의 청취 세션을 선보이며, 감각의 조건과 그 변이를 ‘청취’라는 행위를 중심으로 탐색했습니다. 가장 침투적인 감각인 청각을 통해, 감각의 한계와 조건, 그리고 그 붕괴 이후를 사유하고자 했던 여정이었습니다.
이 3부작은 다음의 질문을 따라 전개되었습니다.
* 감각이 거의 감지되지 않는 경계란 무엇인가? * 감각은 어떻게 의미 너머로 확장되는가? * 되풀이되는 감각은 여전히 감각일 수 있는가?
1부. Infrathin Reveries 감각과 부재 사이, 거의 감지되지 않는 미세한 차이.
마르셀 뒤샹 (Marcel Duchamp) 이 말한 ‘인프라신 (Infrathin)’은 존재와 부재 사이, 말로 명명할 수 없는 감각의 간극을 가리킵니다. Tilt는 이 개념을 바탕으로, 감지되기 직전의 감각에 귀 기울이는 청취를 제안했습니다. 이 청취는 불확실성과 직면하며, 감정과 언어가 닿지 않는 지점에 머뭅니다. 음악은 재현의 수단이 아닌, 감각을 구성하는 하나의 조건이 됩니다. 떠난 자의 체온, 문틈의 기류, 언어로는 옮길 수 없는 미묘한 결을 지나쳐온 감각들이 청각을 통해 되살아납니다.
2부. Of the Sublime 감각 너머의 청취, 존재의 수축과 사유의 팽창.
에드먼드 버크 (Edmund Burke) 의 ‘숭고’는 감각이 감당할 수 없는 크기 앞에서 벌어지는 침묵과 마비의 순간이며, 티모시 모튼 (Timothy Morton) 은 이를 하이퍼오브젝트(Hyperobject)라는 21세기의 조건 속에서 다시 읽어냅니다. 이 회차의 청취는 거대한 존재 앞에 선 신체의 반응이자, 청각을 통한 존재의 사유였습니다. 무력한 진동, 구조의 붕괴, 반복 속의 침묵은 음악을 단순한 청각 정보가 아닌, 감응의 공간으로 이끕니다. 청취는 감정이나 정보의 해석이 아니라, 존재의 결을 따라 발생하는 사유의 행위입니다. 언어 이전의 접촉, 사유 이전의 흔들림 그것이 이 회차에서의 ‘듣는 일’입니다.
3부. Simulacral Feedback 되풀이된 감각에 반응하는 시대의 청취
장 보드리야르 (Jean Baudrillard) 는 현대를 ‘원본 없는 복제의 시대’, 즉 시뮬라크르 (Simulacra)의 세계로 보았습니다. 기호와 이미지가 실재를 대체하며, 감각 역시 더 이상 경험이 아닌 반복되는 패턴으로 작동합니다. 오늘날의 청취는 바로 이 시뮬라크르의 논리 위에서 펼쳐집니다. 감각은 점점 더 ‘새로움’이 아닌, ‘되풀이된 구조’로 움직입니다. 알고리즘과 아카이브 속에서 반복과 참조는 감각 자체의 조건이 되고, 몰입과 위화감은 그 반복의 다른 이름입니다. 특히 해체주의 클럽 사운드는 이러한 경향을 극단까지 밀어붙입니다. 파편화된 리듬, 해체된 감정선, 정의 불가능한 소리의 운동성. 이제 음악은 형식이 아니라, 하나의 작동 조건이며, 청취자는 그 피드백 구조 속에 접속되고 재구성됩니다.
Tilt는 이러한 구조 속에서 청취의 자리를 다시 가늠합니다.
되풀이되는 감각 속에서도, 청취는 여전히 반응할 수 있는가?
청취는 실재의 부재를 넘어, 감각 그 자체로 자각하는 자리로 나아갈 수 있는가?
결론. 감각 이후의 청취
감각은 더 이상 자극의 총합이 아닙니다. 그것은 경계에서 반응하는 존재의 조건이며, 청취는 그 경계에 잠시 머무르는 행위입니다.
이번 8월 Phonic Cycle~의 감각 3부작은 감각의 미세한 입구에서 출발해, 감각 너머의 확장, 그리고 되풀이 속의 작동으로 이어지는 청취의 감각적·존재론적 흐름을 구성합니다.
Tilt는 이 흐름 속에서, 음악이 무엇을 표현하는가가 아니라, 어떻게 작동하는가, 그리고 청취자는 그 작동에 어떻게 반응하는가를 묻습니다.
이제 감각은 하나의 사유적 기획이며, 청취는 그 실천적 방식입니다. 소리는 존재를 깨우는 가장 작은 진동으로, 우리 안에서 조용히 다시 움직입니다.
Phonic Cycle~ is a monthly immersive listening program at Tilt. It is a listening curation that reshapes the flow and structure of sound, centering on a specific musician, album, or theme.
In July 2025, Tilt presented three listening sessions under the theme of "Senses," exploring the conditions of sensation and its variations through the act of "listening." Through hearing, the most pervasive of the senses, it was a journey to contemplate the limits and conditions of the senses, and what lies beyond their collapse.
This trilogy unfolded along the following questions:
What is the boundary where sensation is barely perceived?
How does sensation extend beyond meaning?
Can a recurring sensation still be a sensation?
Part 1: Infrathin Reveries The subtle, almost imperceptible difference between sensation and its absence.
Coined by Marcel Duchamp, "infrathin" refers to the unnamable gap in sensation between presence and absence. Building on this concept, Tilt proposed a mode of listening that attends to sensation just before it is perceived. This listening confronts uncertainty and dwells at a point untouched by emotion and language. Music becomes not a means of representation, but a condition that constitutes sensation itself. Sensations that have passed through the warmth of a departed body, the draft from a doorjamb, and the subtle textures that language cannot convey are revived through the auditory sense.
Part 2: Of the Sublime Listening beyond sensation, the contraction of being and the expansion of thought.
Edmund Burke's "sublime" is a moment of silence and paralysis in the face of a magnitude that the senses cannot handle. Timothy Morton reinterprets this in the 21st-century context of the "hyperobject"—objects or systems so vast in time and space, like global warming, that they are difficult to grasp. This session's listening was a bodily response to a colossal presence, a contemplation of existence through the auditory. Powerless vibrations, the collapse of structure, and silence within repetition lead music not to be mere auditory information, but a space of affective response. Listening is not the interpretation of emotion or information, but an act of thought that follows the grain of existence. A pre-linguistic contact, a tremor before thought—that is the "act of listening" in this session.
Part 3: Simulacral Feedback The listening of an era that responds to repeated sensations.
Jean Baudrillard saw the modern era as a world of "simulacra," an age of copies without an original.Signs and images replace reality, and sensation itself operates no longer as experience but as a repeating pattern. Today's listening unfolds upon this logic of the simulacrum. Sensation moves increasingly not as "newness," but as a "repeated structure." In algorithms and archives, repetition and reference become the very condition of sensation itself, and immersion and alienation are other names for that repetition. Deconstructed club sounds, in particular, push this tendency to its extreme with fragmented rhythms, dismantled emotional arcs, and undefinable sonic movements. Music is now not a form, but an operating condition, and the listener is connected to and reconfigured within its feedback structure.
Within this structure, Tilt re-examines the role of listening.
Even amid recurring sensations, can listening still be a response?
Can listening move beyond the absence of the real, to a place of self-awareness as sensation itself?
Conclusion: Listening After Sensation
Sensation is no longer the sum of stimuli. It is the condition of a being that responds at the boundary, and listening is the act of lingering for a moment at that boundary.
This August, Phonic Cycle~'s sensory trilogy constitutes a sensual and ontological flow of listening that begins at the subtle entrance of sensation, expands beyond it, and operates within repetition.
Within this flow, Tilt asks not what music represents, but how it operates, and how the listener responds to that operation.
Sensation is now a speculative project, and listening is its practical method. Sound, as the smallest vibration that awakens existence, quietly moves again within us.