2025.07.24 THU 20:00 (목요일 저녁 8시)

Radio Endless : 
Like Everything Being Seen Has a Bow
— 보이는 모든 것에 무지개가 있는 것처럼

안녕하세요. 작가 차지량입니다. ‘보이는 모든 것에 무지개가 있는 것처럼’은 꿈/깸 사이의 다층적인 시공간으로 향하는 주문이자 다짐의 문장입니다. 저는 이 여정에서 마주한 존재들과 함께 즉흥 연주를 하며, 풍경을 펼쳐 보는 시간을 가졌습니다. TILT의 제안으로 그 여정을 다시 떠올리며, 소리들을 모아보았습니다. 


제가 가장 좋아하는 일은 ‘함께 소리를 듣는 일’입니다. 각자의 내면에서 미세하게 진동하는 것들 사이에서 생겨나는 풍경을 떠올립니다. 그 모든 풍경과 존재가 만들어낸 휘어진 시공간은 돌고 돌아 다시 자신에게로 돌아옵니다.

 

1. Duval Timothy – First Rain [2018] 

2. Ironomi – 風草 [2015] 

3. Cornelius – Surfing on Mind Wave, Pt.2 [2017] 

4. Max Cooper - Transcendental Tree Map [2020] 

5. Cha – love poem [2024] 

6. Yeji Yeon – Nocturnal flight [미발매] 

7. CJR – Free to Leave [미발표] 

8. Joel Vandroogenbroeck – Prelude a L'aube [1981] 

9. CJR, Oh Sera, Yeji Yeon, Cha, Joongwon, Lee Yuchae – 보이는 모든 것에 무지개가 있는 것처럼 (Improv #6, #7) [Live] 

10. Living Room – 어둠에서 빛으로 이끄소서 (Improv with CJR, Sera, Yeji) [Live] 

11. Tigran Hamasyan - Areg And Manushak [Live] 

12. Jonah Yano – The Heavy Loop [2024]

 

총 분량: 약 108분

 

Hello. This is Jiriang Cha The phrase, "Like Everything Being Seen Has a Rainbow," is both an incantation and a vow that guides one toward the multi-layered time and space between dreaming and waking. Along this journey, I have had moments of improvising with the beings I encountered, unfolding the landscape. At the suggestion of TILT, I found myself revisiting that journey and have gathered these sounds.

 

What I love to do most is 'listen to sounds together.' I envision the landscape that emerges from between the subtle vibrations within each of us. The warped time-space, created by all those landscapes and beings, circles and meanders only to return to oneself.

 

 

Total duration : 108 Min

 

2025.07.19 SAT 20:00 (토요일 저녁 8시)

 

Drift Mode : 

Def Jux – Independent As F*ck

— 가장 독립적인, 가장 불온했던 순간들.

 

처음엔 브롱스(Bronx)로 향했습니다. 불타는 도시와 커뮤니티의 에너지 속에서 힙합은 생존이자 저항이었습니다. 이후 힙합은 주류로 진입했고, Def Jam은 그 정점에 섰습니다.

 

그러나 우리는 물었습니다.

 

“그렇다면, 힙합의 또 다른 미래는 어디 있었을까?”

 

그 질문 끝에서, Tilt는 Def Jam이 아닌 Def Jux에 닿았습니다.

 

Definitive Jux Records.

 

1999년, El-P와 Amaechi Uzoigwe가 설립한 이 뉴욕의 인디 레이블은 2000년대 초반 힙합씬에 날카로운 균열을 만들어낸 이름이었습니다.

 

심지어 그들의 레이블 이름조차 선언이었습니다.

Def Jam의 이름을 비틀어, Def Jux라 명명한 것.

‘Definitive Juxtaposition’ 명확한 대조. 

 

즉, “우리는 그들과 전혀 다르다”는 위트 있고 단호한 선언이었습니다.

 

당시 힙합이 점점 더 매끈해지던 시기, Def Jux는 그 흐름을 거슬러, 전혀 다른 방향을 선택했습니다. 상업적 쾌감 대신, 거친 프로덕션과 감정의 혼란, 그리고 무엇보다도 ‘실험’을 선택했습니다.

 

El-P는 말합니다.

 

“가장 무질서하게 들리면서도, 

가장 힙합처럼 느껴지기를 원했다.”

 

그의 손끝에서 나온 음악은 디스토피아적이고, 

메탈 같고, 때론 기이하게 아름다웠습니다. 

 

Cannibal Ox의 파괴적인 붐뱁,

Aesop Rock의 난해하고 시적인 가사,

RJD2의 소울-기반 비트까지.

 

Def Jux는 레이블이라기보다 창작자들이 

모여 만든 자율 공동체에 가까웠습니다.

 

이들은 상업적 타협을 거부하고,

물질주의적 주제를 밀어내며,

자기만의 방식으로 세상을 말했습니다.

 

그러나 이 실험은 오래 지속되지 못했습니다.

El-P의 번아웃, 디지털 유통 구조의 변화,

그리고 Camu Tao의 사망까지.

 

2010년, Def Jux는 공식 활동을 멈추고

El-P는 Run The Jewels라는 또 

다른 장으로 향합니다.

 

Def Jux는 더 이상 존재하지 않지만,

그들이 남긴 정신은 여전히 여기에 있습니다.

 

예술의 중심에 아티스트를 두는 것.

표현과 실험이 가장 중요한 기준이 되는 것.

그리고 무엇보다도, 주류에 맞서

자기만의 언어를 끝까지 밀어붙이는 것.

 

이번 Drift Mode는 Def Jux를 넘어, 그 전후의 흐름까지 따라갑니다. 그 전신이었던 Company Flow에서 시작해, Sonic Sum 같은 비평적 지형을 흔든 팀들, 그리고 이후 Run The Jewels, billy woods, Death Grips까지, Def Jux가 열어젖힌 길 위에 놓인 사운드들을 되짚습니다.

 

또한, 마지막에는 그 실험 정신을 극한까지 밀어붙인 한 곡을 남깁니다. 힙합이 닿을 수 있는 가장 바깥 가장자리, 그리고 그 너머에 도달한 사운드 Autechre 의 ‘recks on‘을 가장 독립적이고 실험적인 방식으로, 이 이야기를 마무리합니다.

 

이것은 하나의 레이블이 아닌, 가장 힙합다웠던 실험과 독립성의 계보에 관한 이야기입니다.

 

“Independent as f*ck.”

끝까지, 가장 자신답게.

 

1. Company Flow – Definitive [1997]

2. Cannibal Ox – Vein [2001]

3. El-P – Tuned Mass Damper [2002]

4. Aesop Rock – Boombox [2001]

5. Mr. Lif – Post Mortem (feat. Akrobatik) [2002]

6. RJD2 – Final Frontier [2002]

7. Cage – Ck Won [2005]

8. Run The Jewels – Get It [2013]

9. Rob Sonic – Shoplift [2004]

10. Sonic Sum – Films (feat. Mike Ladd) [2000]

11. Billy Woods & Kenny Segal – A Day in a Week in a Year [2019]

12. Tyler, The Creator – French (feat. Hodgy Beats) [2009]

13. Westside Gunn – Free Kutter (feat. Jay Electronica) [2022]

14. Death Grips – Double Helix [2012]

15. Camu Tao – Ind of the Worl [2010]

+ Autechre - recks on [2013]

 

Our journey began in the Bronx. Amidst the fires and the vibrant energy of its communities, hip-hop was a tool for survival and an act of resistance. Soon, it broke into the mainstream, with Def Jam reigning at its peak.

 

But it made us ask:

 

"So, what was the other future of hip-hop?"

 

The answer to that question led us not to Def Jam, but to Def Jux.

 

Definitive Jux Records.

 

Founded in 1999 by El-P and Amaechi Uzoigwe, this New York indie label was the name that carved a jagged rift in the early 2000s hip-hop scene.

 

Even the label's name was a statement of intent. A clever twist on Def Jam, they called themselves Def Jux. It stood for "Definitive Juxtaposition"—a clear contrast.

 

In other words, it was a witty and defiant declaration: "We are nothing like them."

 

At a time when hip-hop was becoming increasingly polished, Def Jux defied the trend and chose a radically different path. They chose raw production, emotional chaos, and above all else, experimentation over commercial appeal.

 

As El-P put it:

 

“...wanted it to be the most f*cked up sounding shit that made you feel the most hip-hop ever you know and and you know we wanted it to feel the like the purest hip-hop...” 

 

The music he crafted was at once dystopian, metallic, and hauntingly beautiful.

 

From the devastating boom-bap of Cannibal Ox and the dense, poetic lyricism of Aesop Rock, to the soul-infused beats of RJD2.

 

Def Jux was less a record label and more of an autonomous collective for creators.

 

They rejected commercial compromise, shunned materialistic themes, and narrated the world on their own terms.

 

But the experiment was short-lived. A combination of factors—El-P's burnout, the shifting landscape of digital distribution, and the tragic death of Camu Tao—led to its end.

 

In 2010, Def Jux officially went on hiatus, and El-P moved on to his next chapter: Run The Jewels.

Def Jux may be gone, but its spirit endures.

 

To place the artist at the heart of their work. To make expression and experimentation the ultimate measures of value. And above all, to relentlessly push your own unique voice against the grain of the mainstream.

 

This episode of Drift Mode traces a lineage beyond just Def Jux. We’ll start with its predecessor, Company Flow, touch on groups like Sonic Sum that shook the critical landscape, and follow the path Def Jux blazed to the sounds of Run The Jewels, billy woods, and Death Grips.

 

And to close, we'll leave you with a track that pushes this experimental spirit to its absolute extreme. We'll conclude this story in the most fittingly independent and experimental way possible: with "recks on" by Autechre—a sound that reaches the farthest fringes of what hip-hop can be, and perhaps even ventures beyond.

 

This is a story not of a single label, but of a lineage defined by the most defiant spirit of experimentation and independence in hip-hop.

 

"Independent as f*ck."
Uncompromisingly themselves, until the very end.

 

 

 

2025.07.18 FRI 20:00 (금요일 오후 8시)

Drift Mode : 
Jungle is Still Massive
– 정글은 아직 끝나지 않았다

“정글은 그냥 차원이 달라. 그 무수한 부분들을 전부 합친 것, 그 이상이야. 이건 도시의 생명선이자, 하나의 태도, 삶의 방식, 

그리고 하나의 민족 그 자체라고.”
                                                                                               Two Fingas, James T Kirk 의 책 ‘정글리스트’ [1995] 중 발쵀

우리는 음악을 단지 소리나 취향의 정서만으로 듣지 않습니다. 특정한 시기, 특정한 장소에서 태어난 음악은 그 시대의 감각과 태도, 기술과 공동체의 구조를 함께 품고 있습니다. 그래서 장르는 하나의 고정된 틀이 아니라, 매 시대의 청취자가 구성해 온 감각의 문법이기도 합니다.

정글(Jungle)은 바로 그런 음악의 언어입니다.

1980년대 후반, 대처리즘이 만들어낸 사회적 해체 속에서 런던의 청년들은 제도 밖에서 스스로의 리듬을 발명했습니다. 해적 라디오의 불법 전파, 어둠 속 창고에서 벌어지던 레이브, 그리고 불완전한 기술이 만들어낸 급진적인 사운드, 정글은 그 모든 것을 통과하며, 하나의 장르를 넘어선 ‘현상’으로 자리 잡습니다.

이 음악은 자메이카 사운드 시스템의 저역, 힙합의 브레이크 샘플, 하드코어의 속도감이 교차하며 형성된 혼성의 리듬이었습니다.

특히 The Winstons의 ‘Amen Brother’ 에서 추출된 드럼 구간, 이른바 ‘Amen Break’는 수많은 정글 트랙의 뼈대가 되었고, Goldie는 하모나이저 장비의 예기치 않은 사용을 통해 시간을 늘리고 리듬을 재조합하는 ‘타임 스트레칭’ 기법을 개척합니다.

이러한 기술적 실험은 결국, 컴퓨터와 샘플러만으로 음악을 만들던 ‘침실 정글리스트’ 세대의 등장을 가능하게 했습니다

1994년, GoldieKemistryStorm은 레이블 Metalheadz를 설립합니다. Metalheadz는 단지 음반사가 아니라, 공동체이자 실험의 장이자, 예술적 태도의 집약체였습니다.

음악은 그 안에서 공유되고 시험되며, Sunday Sessions at Blue Note는 그 정신이 구현되는 구체적 현장이었습니다.

단 하나뿐인 덥플레이트는 클럽에서 곡을 실험하는 살아 있는 형식이었고, Music House는 DJ와 프로듀서들이 곡을 다듬고 리듬을 조율하는 사적이자 사회적인 플랫폼이었습니다. 비트는 그 안에서 날카로워졌고, 리듬은 공동의 감각으로 다듬어졌습니다.

정글은 이후 드럼 앤 베이스(D&B)라는 더 넓은 스펙트럼 속에서 테크스텝, 리퀴드 펑크, 점프업 등 다양한 하위 장르로 분화해 갔지만, 그 중심에는 언제나 공동체, 기술, 태도라는 세 가지가 놓여 있었습니다.

이번 Drift Mode는 , 그 리듬의 계보를 다시 청취하는 시간입니다. 늘 그래왔듯 Tilt는 과거를 재현하지 않습니다. 오히려 묻습니다.

그 리듬은 지금, 우리 안에서 어떻게 울리고 있는가?

정글은 과거가 아닙니다. 
그것은 여전히 거칠고 섬세하게, 
이 시간의 구조를 흔들고 있습니다.

Jungle is still massive.

그리고 그 울림은, 지금 이 순간에도 청취의 방식으로 우리를 다시 흔들고 있습니다.


1. The Winstons – Amen Brother [1969]
2. Foul Play – Finest Illusion (Legal Mix) [1993]
3. Goldie – Kemistry [1995]
4. Total Science – Silent Reign [2000]
5. Doc Scott – Drumz ’95 (Nasty Habits Remix) [1995]
6. Ed Rush & Optical – Fixation [1998]
7. Squarepusher – Rustic Raver [1997]
8. µ-Ziq – Brace Yourself Jason [1997]
9. Forest Drive West – Set Free [2018]
10. Lee Gamble – Ghost [2012]
11. Rian Treanor – Mirror Instant [2019]
12. Yak – Rhodes Island [2023]

 

"Jungle is just something else. More than the sum of its myriad parts. It is the lifeblood of the city, an attitude, a way of life, a people."

Two Fingas, James T Kirk 'Junglist' [1995] 

 

We don't listen to music merely for its sound or as an expression of personal taste. Music born in a specific time and place embodies the sensibilities, attitudes, technology, and communal structures of its era. A genre, then, is not a rigid framework but a grammar of sensibility—one constructed by the listeners of each generation.

 

Jungle is precisely this kind of musical language.

 

In the late 1980s, amidst the social fragmentation of Thatcherism, the youth of London forged their own rhythms outside the establishment. Through the illegal airwaves of pirate radio, raves in dark warehouses, and a radical sound born from imperfect technology, Jungle emerged—not just as a genre, but as a cultural phenomenon.

 

It was a hybrid rhythm, forged at the intersection of the deep bass of Jamaican sound systems, the breakbeat samples of hip-hop, and the frenetic pace of hardcore.

 

The drum solo from The Winstons’ “Amen, Brother”—the now-legendary “Amen Break”—became the backbone for countless Jungle tracks. Meanwhile, Goldie pioneered the “time-stretching” technique, manipulating a harmonizer in unexpected ways to extend time and reassemble rhythms.

 

This technical experimentation ultimately paved the way for the rise of the “bedroom junglist”—a new generation of producers who could create music using little more than a computer and a sampler.

 

In 1994, Goldie, Kemistry, and Storm founded the label Metalheadz. Metalheadz wasn't just a record label; it was a community, a laboratory for experimentation, and the embodiment of an artistic ethos.

 

Within this space, music was shared and tested, and the Sunday Sessions at the Blue Note club became the physical manifestation of this spirit. One-of-a-kind dubplates were a living medium for road-testing tracks in the club, while places like Music House served as both private and social platforms where DJs and producers could refine their tracks and sync their rhythms. Here, beats were sharpened, and rhythms were honed into a collective sensibility.

 

While Jungle would later splinter into a wider spectrum of subgenres under the Drum & Bass (D&B) umbrella—like techstep, liquid funk, and jump-up—its core always remained a triad of community, technology, and attitude.

 

This edition of Drift Mode is a journey back into that rhythmic lineage. As always, Tilt isn't here to replicate the past. Instead, we ask:

 

How does that rhythm resonate within us today?

 

Jungle is not a relic of the past.
It continues to pulse, both raw and refined,
shaking the very structure of our time.

 

Jungle is still massive.

 

 

 

2025.07.17 THU 8PM 

 

Radio Endless: 

As Praias Desertas

— 텅 빈 해변들은 여전히…

 

끝내 도착한 그곳은,

누구의 것도 아닌 해변이었습니다.

 

누구도 머물지 않고,

누구도 묻지 않는 그 조용한 풍경 속에서,

우리는 말없이 서로를 마주 봅니다.

 

“텅 빈 해변들은 여전히

우리 둘을 기다리고 있어요.”

 

노랫말은 속삭이듯 다가옵니다.

바깥의 바람, 아무도 들어가지 않는 덤불,

그 침묵 속에서 풍경은 우리에게 묻습니다.

 

더는, 모른 척할 수 있느냐고.

 

 

“이곳의 공간감, 음악을 통해 장면이 그려졌으면 좋겠습니다. 여러 곡들을 거쳐 결국 인적 드문 해변에 도착하는 여정. 리우데자네이루를 직접 가보진 않았기에, 각자의 해변을 상상할 수 있으면 좋겠습니다.”

 

— Curated by Guest Listener, 이원석

 

Tilt의 문을 처음 열던 날부터 조용히, 그리고 꾸준히 이 공간과 함께해 주신 한 분이 계십니다. 음악을 진심으로 사랑하는 청취자, 이원석 님입니다.

 

매주 수요일과 목요일에 진행되는 Tilt의 청취 프로그램 Radio Endless의 큐레이션을 처음 부탁드렸을 때, 그는 조심스럽게 고개를 저으셨습니다.

 

하지만 이내,

한 곡 한 곡을 정성스럽게 고르고,

자신만의 감각으로 조용히,

그리고 놀랍도록 아름다운 여정을 완성해주셨습니다.

 

그의 큐레이션은 하나의 이야기입니다.

음악이 공간을 만들고, 장면을 불러오며,

결국 우리를 아직 가보지 않은 해변으로 데려갑니다.

 

누군가가 귀하게 모아 건넨 음악을

천천히 듣는다는 것은,

정성스레 차려낸 음식을 대접받는 일과도 같습니다.

 

그리고 그런 음악 앞에서는,

듣는 일 또한 하나의 예의가 됩니다.

 

이 여정이 여러분의 마음속 풍경을 불러오기를.

 

그리고 그 풍경의 끝에서,

고요하고 깊은 감정을 마주하시기를 바랍니다.

 

각자의, 텅 빈 해변들에서.

 

  1. John Scofield - I Loves You Porgy [2011]
  2. Hania Rani - Buka [2020]
  3. Jóhann Jóhannsson - Two is Apocryphal [2022]
  4. Stephan Micus - Narration Two [2004]
  5. Meredith Monk - Early Morning Melody [1990]
  6. Carla Bley - More Brahms [1987]
  7. Ralph Towner - Always By Your Side [2006]
  8. Shinya Fukumori Trio - Spectacular [2018]
  9. Fred Hersch - And so It Goes [2017]
  10. Tom Harrell - Apple House [2017]
  11. Brad Mehldau & Mark Guiliana - London Gloaming [2014]
  12. Ólafur Arnalds - improvisation [2025]
  13. Max Richter - The Blue Notebooks [2004]
  14. Suso Saiz - They Don't Love Each Other [2017]
  15. Morelenbaum²/Sakamoto - As Praias Desertas [2001]

The place we finally reached
was a beach that belonged to no one.

 

In that quiet landscape where no one lingered,
and no one asked a thing,
we faced each other in silence.

 

“The empty beaches are still
waiting for the two of us.”

 

The lyrics drift in like a whisper.
The wind outside, the untouched thicket—
in that silence, the landscape asks us:

 

Can we feign ignorance any longer?

 

“I hope the music evokes a sense of space, painting a scene for the listener. A journey through several songs that ultimately leads to a secluded beach. I've never been to Rio de Janeiro myself, so I hope this allows everyone to picture a beach of their own.”

 

— Curated by Guest Listener, Lee Won-seok

 

There is one person who has been with us, quietly and consistently, since the day TILT first opened its doors. A listener who truly loves music: Lee Won-seok.

 

When we first asked him to curate Radio Endless, he cautiously declined.

 

But soon after,
he meticulously selected each and every song,
quietly crafting, with his own sensibility,
a surprisingly beautiful journey.

His curation is a story.


The music creates a space, evokes a scene, and ultimately, takes us to a beach we've never visited before.

To listen slowly to music that someone has preciously collected and offered is like being served a thoughtfully prepared meal.

 

And in the presence of such music, the act of listening itself becomes a form of respect.

 

May this journey evoke a landscape within your own mind.

And at the edge of that landscape, may you encounter a quiet and profound emotion.

 

On your own, empty beaches.

 

 
2025.07.16 WED 9PM (수요일 저녁 9시)

Radio Endless :
A Brighter Summer Day
제목 없는 여름밤의 소리들

너무 무더운 여름밤.
무언가 하지 않으면 안 될 것 같아,
조용히 음악을 모으기 시작했습니다.

떠오른 건 에드워드 양의 영화 ‘A Brighter Summer Day’ 속, 한여름 밤의 한 장면이었습니다. 소공원 한쪽, 대형 댄스홀 같은 공간에서 밴드가 연주를 시작하고, 캣이 노래를 부릅니다. 서툴고 어색하지만 진심을 담은 목소리와 기타 코드가 누군가의 감정을 건드리는 그 장면은 이상하게도 오래도록 마음에 남았습니다.

사실 이 영화를 처음 접했을 때 가장 당혹스러웠던 건, 한국어 제목이었습니다. ‘고령가 소년 살인사건’ 너무 구체적이고, 너무 앞서버린 이 제목은 영화를 보기 전부터 비극의 결말을 예고합니다.

반면 원제 ‘A Brighter Summer Day’는 정반대의 인상을 줍니다. 가장 밝은 계절 속, 가장 어두운 감정을 비추는 방식. 이 역설적인 제목은, 우리가 끝내 붙잡지 못했던 여름의 한 조각처럼, 기억의 어딘가에서 천천히 흐려집니다.

이번 큐레이션은 그 여름밤의 여백과 공기, 빛과 그림자 사이를 감싸는 소리들로 구성되어 있습니다. 직접적으로 말해지지 않는 마음, 형태 없이 퍼지는 기억, 누군가의 방 안을 조용히 지나간 감정처럼.

청명하거나 선명하진 않지만, 그래서 더 깊이 스며드는 소리들. 모두가 잠든 여름밤, 누군가 창밖을 바라보며 자신의 마음을 천천히 들여다보는 순간 같은 음악입니다.

이 음악들 속에는 뚜렷한 결말이 없습니다. 그저, 영화 속 여름밤처럼, 감정이 천천히 지나갑니다. 그래서 우리는 끝내 그 여름을 다 잊지 못합니다.

1. Bailey’s Nervous Kats – First Love [1962]
2. Frankie Avalon – Why [1956]
3. Ricky Nelson – Poor Little Fool [1958]
4. Charlie Megira – Yesterday, Today and Tomorrow [2001]
5. Dirty Beaches – True Blue [2011]
6. Chris Cohen – Torrey Pine [2016]
7. Shannon & The Clams – I’m A Fool [2024]
8. The Raveonettes – Run Mascara Run [2017]
9. Jack Name – Karolina [2020]
10. Julee Cruise – Falling [1989]
11. Loren Connors – Child [2007]
12. Danger Mouse & Sparklehorse (feat. David Lynch) – Dark Night of the Soul [2010]
13. The Caretaker – A4 – Childishly fresh eyes [2016]
14. Nicholas Krgovich – Along the P.C.H. On Oscar Night [2012]
15. Broadcast – You and Me In Time [2005]
16. Mordant Music – Sirocco Swirl (Deluded Walker demo) [2009]
17. Suicide – Cheree [1977]
18. The Limiñanas – The Train Creep a-Loopin [2016]
19. Elvis Presley – Are You Lonesome Tonight? [1960]
20. Yo La Tengo – I Heard You Looking [1993]
 
Sounds of a Nameless Summer Night
 
On a summer night so hot, it felt wrong to do nothing, I quietly began to gather music.
 
A scene that came to mind was from Edward Yang’s film, A Brighter Summer Day—a single moment on a midsummer’s night. In a corner of a small park, in a space like a grand dance hall, a band begins to play, and Cat starts to sing. That scene, where a clumsy, awkward, yet sincere voice and guitar chord strike a chord in someone’s heart, has strangely stayed with me for a long time.
 
Honestly, what I found most bewildering when I first encountered the film was its Korean title: The Guling Street Juvenile Murder Incident. So specific and so revealing, the title announces the tragic ending before the movie even begins.
 
The original title, A Brighter Summer Day, gives the opposite impression. It’s a method of illuminating the darkest emotions in the brightest of seasons. This paradoxical title slowly fades somewhere in our memory, like a piece of summer we could never quite hold onto.
 
This curation is composed of sounds that envelop the empty spaces and the atmosphere, the light and the shadows of that summer night. Like feelings left unsaid, memories that spread without form, and emotions that have quietly passed through someone’s room.
 
These sounds may not be bright or vivid, but that is why they seep in more deeply. This is music for a sleepless summer night, for the moment someone gazes out a window and slowly looks into their own heart.
 
In this music, there is no clear resolution. Just as in the film’s summer night, the feelings simply, slowly, pass by. And that is why we can never forget that summer.
 

 

2025.07.12 SAT 9PM (토요일 저녁 9시)

Drift Mode :
Tresor – Sounds of the Fallen Wall
무너진 장벽의 소리, 그리고 그 이후의 리듬

이번 토요일 밤, 우리는 Tresor의 사운드를 통해 베를린 장벽 붕괴 이후의 시간과 공간에 다시 귀 기울여 봅니다. 처음에는 그저 콘크리트가 부서지는 소리처럼 들렸을지 모를 이 울림은, 사실 냉전의 잔해 위에서 새로운 시대를 열고자 했던 세대의 리듬이었습니다.

디트로이트의 기계음과 베를린의 폐허 속에서 피어난 실험 정신이 교차하며, 이곳은 당시 도시 전역에 퍼져 나간 운동의 진원지가 되었습니다.

장벽의 잔해 속에서 발견된 이름, Tresor

Tresor의 이야기는 1991년, 장벽이 무너진 지 얼마 지나지 않은 베를린에서 시작됩니다. 분단의 경계가 사라지고, 버려진 공간들이 도시 곳곳에 남겨져 있던 시기. 디미트리 헤게만 (Dimitri Hegemann) 은 과거 백화점 지하에 자리한 오래된 금고 (Tresor)를 발견합니다.

어둡고 습기 가득한 이 장소는, 당시 누구에게도 환영받지 못한 폐허였지만, 그에겐 새로운 문화의 태동을 품을 수 있는 가능성의 공간이었습니다.

이 금고는 곧 베를린 테크노의 상징적 장소가 됩니다. 트레조어 (Tresor) 라는 이름은 ‘금고’라는 뜻을 넘어서, 분단의 흔적과 해방의 열망이 중첩된 공간적 메타포로 기능하기 시작합니다.

디트로이트에서 도착한 미래의 신호

Tresor의 음악적 정체성은 디트로이트 테크노로부터 강한 영향을 받습니다. 헤게만은 한 장의 레코드에 적힌 지역 번호 ‘313’으로 전화를 걸었고, 그 통화는 제프 밀스 (Jeff Mills) 와의 만남으로 이어집니다.

이후 Tresor Records의 첫 릴리스 Underground Resistance의 ‘Sonic Destroyer’가 발표됩니다.
이 곡은 경계를 넘어 도착한 음향이자, 냉전 이후 세대가 하나의 플로어에서 리듬을 통해 만난 ‘통일 이후의 사운드트랙’이 되었습니다.

차갑고 산업적인 디트로이트의 사운드는 Tresor의 철문과 콘크리트 벽 안에서 더욱 거칠고 생생한 울림으로 증폭되었고, 그 자체로 억압 이후의 해방을 상징하는 리듬으로 받아들여졌습니다.

이번 토요일 밤, Tilt에서 그 울림은 다시 시작됩니다.
‘Tresor – Sounds of the Fallen Wall’은 이 역사의 연장선상에 놓인 프로그램입니다. 우리는 테크노가 시작되는 장소가 아니라, 역사가 여전히 반향을 남기는 공간 안에서 그날의 에너지를 청취하게 될 것입니다.

1990년대 초 베를린을 가득 메웠던 혼란과 희망, 폐허 위에서 시작된 실험, 그리고 디트로이트와의 음악적 연대는 지금도 여전히 유효한 울림을 만들어내고 있습니다.

Tresor는 감각의 소비를 넘어, 시대의 균열을 지나며 새로운 질서를 선언했던 공간입니다.

다가오는 토요일, 우리는 그 역사적 울림을 Tilt에서 다시 마주합니다. 장벽이 무너진 뒤에도 여전히 남아 있는 질문들, 그리고 그 질문 속에서 되살아나는 리듬 속으로 천천히 발을 들입니다.

1. X-101 - Sonic Destroyer [1991]
2. 3MB - Bassmental [1992]
3. Joey Beltram - TenFour [1995]
4. Jeff Mills - Condor To Mallorca [1994]
5. Blake Baxter - One Mo Time (Mix 1) [1991]
6. Cristian Vogel - What [1995]
7. Surgeon - Returning to the Purity of Current [1996]
8. James Ruskin - Detached [2000]
9. Scan 7 - Beyond Sound [1996]
10. Robert Hood - Internal Empire [1994]
11. Eddie Fowlkes - Move to Detroit [1991]
12. Audiotech - Techno City ‘95 [1995]

 

This Saturday night, the sound of Tresor transports us back to the time and space after the fall of the Berlin Wall. What might have initially sounded like mere crumbling concrete was, in fact, the rhythm of a generation determined to forge a new era from the remnants of the Cold War.

 

Where the mechanical sounds of Detroit met the experimental spirit blossoming amidst Berlin's ruins, this place became the epicenter of a movement that swept across the city.

 

Tresor: A Name Discovered in the Debris of the Wall

 

The story of Tresor begins in 1991, in a Berlin where the borders of division had just vanished, leaving abandoned spaces scattered throughout the city. It was then that Dimitri Hegemann discovered an old vault (Tresor) in the basement of a former department store.

 

This dark, damp space, a ruin unwanted by most, was for him a canvas of potential—a place where a new culture could be born.

 

This vault soon became an iconic venue for Berlin techno. The name Tresor transcended its literal meaning of "vault," becoming a spatial metaphor where the scars of division and the yearning for freedom converged.

 

A Signal from the Future, Arriving from Detroit

 

Tresor's musical identity was heavily influenced by Detroit techno. Hegemann dialed the area code "313" he found on a record sleeve, and that call led to a meeting with Jeff Mills.

 

Soon after, Tresor Records launched its first release: "Sonic Destroyer" by Underground Resistance. This track was more than just music; it was a sonic message that crossed borders, becoming the "soundtrack to reunification"—a unifier for a post-Cold War generation meeting on a single dance floor.

 

The cold, industrial sound of Detroit was amplified within Tresor's steel doors and concrete walls, transforming into a raw, visceral echo. It was embraced as the very rhythm of liberation from oppression.

 

This Saturday night at Tilt, that echo is rekindled.
"Tresor – Sounds of the Fallen Wall" is a program that stands as a continuation of this history. We will not just be in a place where techno is played, but within a space where history still reverberates, listening to the energy of those days.

 

The chaos and hope that filled early 1990s Berlin, the experimentation born from the ruins, and the musical solidarity with Detroit—all of these continue to create a resonance that is just as relevant today.

 

Tresor was more than a place for sensory consumption; it was a space that navigated the fractures of an era to declare a new order.

 

This coming Saturday at Tilt, we will once again encounter that historic echo. We will step slowly into the rhythm that revives itself amidst the questions that still linger, long after the Wall has fallen.

 

2025.07.11 FRI 21:23-22:24

 

Drift Mode: THE METAPHYSICS OF CRACKLE

 

Songs from Beneath the Earth

땅 아래로부터 올라온 노래들

 

“어느 밤, 그는 십자로에 도착했다.

기타를 건네고 돌아온 그는,

더 이상 같은 사람이 아니었다.”

 

로버트 존슨 (Robert Johnson)에 얽힌 이 유명한 일화는 그가 실제로 악마와 계약했는지보다, 그의 음악이 인간적인 시간의 감각을 넘어선 채 들린다는 사실을 더욱 분명히 드러냅니다.

 

이번 큐레이션은 델타 블루스의 고전들을 통해, 지면 아래로부터 올라오는 감정의 잔향을 따라 청취합니다.

 

이 곡들에는 땅속 깊이 가라앉은 기억과 기록되지 못한 삶의 흔적, 그리고 아직도 사라지지 않은 울림이 머물러 있습니다.

 

녹음기의 잡음, 긁힌 음질, 불완전한 해상도 등 모든 요소들은 오히려 음악의 실체를 더 가까이 끌어당깁니다.

 

영국의 사상가 마크 피셔 (Mark Fisher)는 오래된 음반의 지직거림, 낡은 녹음물의 잡음 속에서 사라진 과거의 감정이 다시 떠오르는 순간을 이야기했습니다. 그는 이를 ‘지직거림의 형이상학 (Metaphysics of Crackle)’이라 부르며, 존재하지 않는 것들의 정서가 여전히 청취될 수 있음을 보여주었습니다.

 

그 소리는 완전히 사라지지 않은 감정들, 기억의 밑바닥에 남겨진 정서의 지층입니다.

 

델타 블루스는 그런 식으로 존재합니다. 이야기로 기억되기보다는, 증상처럼 들립니다. 믿음과 회의, 고통과 구원, 기억과 잊힘이 뒤엉킨 채, 이 곡들은 단 한 번도 동일하게 반복된 적이 없습니다. 그때 그 장소, 그 감각 위에서만 출현하는, ‘기록’이 아닌, 매번 다른 방식으로 존재하는 청취의 형식입니다.

 

어느 날은 기도처럼, 어떤 날은 저주처럼.

어느 밤은 증언처럼, 다음 날은 환상처럼.

 

거의 한 세기 전, 땅과 노동, 신앙과 고통 사이에서 흘러나온 이 소리는 먼 남부의 진흙탕과 낡은 녹음기의 마이크, 그 안에 숨어 있던 한 줄기 숨소리까지 품고 지금 이 순간, 우리의 청각을 붙잡고 있습니다.

 

Tilt는 그 감정의 흔적들이 다시 들릴 수 있도록, 공간과 시간의 맥락을 조율할까 합니다. 우리는 지금, 그 소리를 듣기 위해 이 청취의 공간에 들어섭니다.

 

존재는 말해지지 않고, 들립니다.

그리고 때로는 존재하지 않는 것들이 더 정확히, 우리를 부릅니다

 

 

  1. Robert Johnson – Hell Hound On My Trail [1937]
  2. Willie Brown – Future Blues [1930]
  3. Blind Willie Johnson – Dark Was the Night, Cold Was the Ground [1927]
  4. Skip James – Devil Got My Woman [1931]
  5. Tommy Johnson – Cool Drink of Water Blues [1928]
  6. Bukka White – Fixin to Die Blues [1940]
  7. Charley Patton – Pony Blues [1929]
  8. Blind Willie McTell – Statesboro Blues [1928]
  9. Mississippi Fred McDowell – Woke Up This Morning With My Mind on Jesus [1959]
  10. Son House – Grinnin’ In Your Face [1965]
  11. Reverend Gary Davis – Death Don’t Have No Mercy [1960]
  12. Mattie Delaney – Down the Big Road Blues [1930]
  13. Hambone Willie Newbern – Roll and Tumble Blues [1929]
  14. Muddy Waters – Ramblin’ Kid Blues [1942]
  15. Kid Bailey – Rowdy Blues [1929]
  16. Sleepy John Estes – Someday Baby Blues [1935]
  17. Ishmon Bracey – Trouble Hearted Blues [1928]
  18. Vera Hall – Trouble So Hard [1937]
  19. Geeshie Wiley – Last Kind Word Blues [1930]
  20. Lead Belly – Where Did You Sleep Last Night? [1944]

Songs from Beneath the Earth

 

"One night, he came to the crossroads.
He handed over his guitar, and when he returned,
he was no longer the same man."

 

This famous anecdote about Robert Johnson reveals something more profound than whether he actually made a pact with the devil: it highlights that his music seems to exist beyond the human sense of time.

 

This curation invites you to listen along the emotional resonances rising from beneath the earth, guided by the classics of the Delta Blues.

 

Within these songs reside memories sunk deep in the ground, traces of unrecorded lives, and an echo that has yet to fade.

 

The hiss of the recorder, the scratched sound quality, the imperfect resolution—all these elements do not detract. Instead, they draw us closer to the music's very essence.

 

The British thinker Mark Fisher wrote of the moments when lost feelings of the past resurface through the crackle of old records and the static of aging tapes. He called this the "Metaphysics of Crackle," demonstrating that the sentiments of what no longer exists can still be heard.

 

That sound is a stratum of emotion left at the bottom of memory—feelings that never fully vanished.

 

Delta Blues exists in this way. It is heard as a symptom more than it is remembered as a story. A tangle of faith and doubt, pain and salvation, memory and forgetting, these songs are never the same twice. It is not a static "recording," but a form of listening that emerges only in that time, that place, and upon that feeling—existing differently with every encounter.

 

Some days, like a prayer; on others, a curse.
One night, like a testimony; the next, a hallucination.

 

Born nearly a century ago from the space between earth and labor, faith and pain, this sound carries it all: the muddy waters of the distant South, the microphone of a worn-out recorder, even the single breath held within. And at this very moment, it seizes our ears.

 

Here at Tilt, we seek to attune the context of space and time, allowing these emotional traces to be heard once more. We now enter this listening space to hear that sound.

 

Existence is not spoken; it is heard.
And sometimes, it is that which does not exist that calls to us most precisely.

 

 

2025.07.10 THU 8PM (목요일 저녁 8시)
Radio Endless :

Sound of Dystopia — 불편한 정서의 지도

Tilt는 ‘어떻게 들을 것인가’를 묻는 공간입니다. 이번 큐레이션 역시 그 질문을 바탕으로 구성된 청취 목록입니다.

1980년대, 서구의 음악 신(scene)은 급격한 산업 재편과 정치적 보수주의의 그림자 속에서 새로운 언어를 모색해야 했습니다. 이 시기 등장한 인더스트리얼, 포스트펑크, EBM(전자신체음악) 등의 흐름은 음악적 분류를 거부하는 정서의 움직임으로, 도시 불안과 감정 붕괴에 대한 집단적 반응이었습니다.

기계음과 반복, 일그러진 리듬, 감정의 과잉과 단절은 모두 청취를 통한 ‘저항’의 제스처였고, 동시대의 미술과 철학, 실험적 퍼포먼스 또한 비슷한 방식으로 응답했습니다. 몸의 경직, 언어의 파열, 구조의 해체는 모든 감각 장르에서 되풀이되던 질문이었습니다. “무엇이 감정이고, 어디까지가 감각인가.”

그리고 지금, 우리는 또 다른 형태의 도시적 경직과 감각적 피로 속에 놓여 있습니다. 불안정한 경제, 고립된 일상, 무력한 분노, 반복되는 구조적 침묵. 한 세대가 겪은 ‘미래 없음(No Future)’의 정서는, 오늘의 한국 사회에서 기묘하게 되살아나고 있습니다.

이 리스트는 그런 중첩된 시간 위에 놓인 음악들로 구성되어 있습니다. 질서에서 벗어난 리듬과 해체된 구조가 감각을 위로하기보다 낯설게 만들며, 청취자를 멈칫하게 하고 깨어 있게 합니다. 이 사운드들은 춤추는 몸이 아닌 경직된 몸을, 유연한 흐름이 아닌 긴장을, 기분 좋은 배경이 아닌 불편함이라는 정서의 지도를 상상하게 만듭니다.

Tilt는 이 낯선 청취를 통해 다시 묻습니다.
지금, 우리는 어떤 시대의 정서를 듣고 있는가.

 

1. Throbbing Gristle – 20 Jazz Funk Greats [1979]

2. Cabaret Voltaire – Badge of Evil [1983]

3. Depeche Mode – Pipeline [1983]

4. Coil – Panic [1985]

5. Einstürzende Neubauten – Yü-gung (Fütter mein Ego) [1985]

6. Suicide – Rocket USA [1977]

7. Ike Yard – Motiv [1981]

8. Karl and The Kurbcrawlers – Same Day (Again) [1993]

9. Skinny Puppy – Worlock [1989]

10. Nitzer Ebb – Let Your Body Learn [1987]

11. Keith LeBlanc  – Major Malfunction [1986]

12. Nick Cave & The Bad Seeds – From Her to Eternity [1984]

13. Tuxedomoon – No Tears [1978]

 

Tilt is a space that continuously asks the question: How should we listen?

This listening session is curated around that very question.

 

In the 1980s, the Western music scene found itself searching for a new language in the shadow of rapid industrial restructuring and rising political conservatism. Emerging movements like industrial, post-punk, and EBM (Electronic Body Music) were less about genres than they were about emotional refusal—collective reactions to urban anxiety and emotional breakdown.

 

Mechanical sounds, repetition, distorted rhythms, and emotional excess or detachment became gestures of resistance through listening. At the same time, contemporary art, philosophy, and experimental performance responded in kind: with stiffened bodies, ruptured language, and structural collapse. Across all sensory forms, the same question echoed: What is emotion, and where does sensation end?

 

Today, we face a different kind of urban rigidity and sensory fatigue—an unstable economy, isolated daily lives, powerless rage, and a recurring structural silence. The feeling of “No Future” once experienced by a generation is strangely resurfacing in Korean society today.

 

This playlist brings together music that sits atop these overlapping timelines. Rather than comforting the senses, these tracks unsettle them—with unruly rhythms and dismantled structures that disrupt, pause, and awaken. These sounds don’t imagine the body in dance, but in stiffness; not flow, but tension; not pleasant background, but a map of emotional discomfort.

 

Through this unfamiliar listening, Tilt asks once again:
What kind of emotional landscape are we listening to now?

2025.07.05 9PM (토요일 저녁 9시)

 

Drift Mode: Listening through the Space

 

아무것도 고정되어 있지 않습니다.

그저, 흐름만이 있습니다.

 

소리는 공간을 채우는 것이 아니라,

어쩌면 공간을 만들어내는 것일지도 모릅니다.

 

이번 큐레이션의 사운드들은 그 상상을 따라갑니다.

 

익숙한 구조나 선명한 메시지를 따르지 않고,

질감과 방향, 침묵 사이를 부유하며 보이지 않는

건축을 세우고, 허물기를 반복합니다.

 

‘듣는다’는 행위의 방식도 다를 수 있습니다.

 

오늘은 조심스레, 두 가지 청취의 틀을

제안드립니다.

 

하나는 초점적 듣기입니다.

사운드의 미세한 질감이나 주파수의

변화에 의식을 모아, 한 지점에 깊이

머무는 방식입니다.

 

다른 하나는 포괄적 듣기입니다.

스피커에서 나오는 소리뿐 아니라,

그 소리가 벽에 닿아 생기는 반향,

공기의 미묘한 떨림, 그리고 청취자의 호흡과

생각까지도 포함하여 이 순간 존재하는

모든 소리를 하나로 받아들이는 태도입니다.

 

주의는 어느 순간에는 한 점에 머물고,

다음 순간에는 전체를 감쌉니다.

그 유동하는 감각의 흐름이,

바로 오늘의 ‘Drift’입니다.

 

감각이 움직이는 방식이 곧 여러분의 리듬이며,

그 반응 하나하나가 이 공간을 완성합니다.

 

그저 편안히,

지금 이 순간 소리의 흐름을 따라가 주세요.

 

목적 없는 표류, 그 자체로 충분합니다.

 

1. emptyset - Divide [2012]

2. Matmos - You [2013]

3. Inga Copeland - advice to young girls (feat. Actress) [2014]

4. Zoë Mc Pherson - Komusar (N1L blood red moon remix) [2018]

5. Atom™ - Pop HD [2013]

6. Ryoji Ikeda - test pattern #0100 [2008]

7. Senking - Scouts and Spies [2015]

8. Blessed initiative - Delirium juice & taste of jewelry [2016]

9. Yaporigami - Who Are You [2016]

10. Russell Haswell - Heavy Handed Sunset (Autechre Conformity Version) [2016]

11. Mads Emil Nielsen - 3 [2020]

12. Benge - 1972 Serge Modular [2007]

 

Nothing is static.


There is only the flow.

 

Sound does not merely occupy space;
perhaps it is what creates space itself.

 

The sounds in this curation follow this very notion.

 

Instead of adhering to familiar structures or distinct messages, they drift between texture, direction, and silence, continuously constructing and deconstructing an unseen architecture.

 

The very act of listening can also be approached in different ways.

 

Today, we gently offer two frameworks for listening.

 

The first is Focused Listening.

This is a method of concentrating your awareness on the subtle textures of sound or the shifts in frequency, allowing you to dwell deeply on a single point.

 

The second is Expansive Listening.

This is an approach where you embrace every sound present in the moment as a single whole—not just the audio from the speakers, but also its reverberations off the walls, the subtle trembling of the air, and even your own breath and thoughts.

 

Your attention may rest on a single point in one moment, and in the next, it may expand to envelop the whole. This very flow of shifting senses is what we call today's 'Drift.'

 

The way your senses move becomes your rhythm, and every reaction you have is what completes this space.

 

Simply relax, and allow yourself to follow the flow of sound in this present moment.

 

This aimless drift, in and of itself, is more than enough.

 

">

 
2025.07.03 THU 9PM (목요일 저녁 9시)
 
Radio Endless :
Where Are We Now?
 
며칠 전 저녁, 이곳을 찾은 한 젊은 청취자가 조심스럽게 말을 건넸습니다.
 
“요즘 저는… 내가 어디에 있는지, 무엇을 하고 있는지도 잘 모르겠어요. 그런데 이곳에서 음악을 듣다가, 문득 큰 감정이 올라왔습니다.”
 
그 말 한마디에, 오래전의 어느 여름밤이 떠올랐습니다.
 
우리 역시 20대의 어느 시절엔, 그런 밤들이 많았습니다. 어딘가엔 분명 있었지만, 정확히는 어디에도 닿지 못한 시간들. 무더운 여름밤 옥탑방의 낮은 천장 아래, 반지하의 습기 어린 공기 속에서, 혹은 낯선 밤거리의 끝자락에서 우리는 조금씩 부딪히고, 조용히 부서졌습니다.
 
서로에게 위로는 좀처럼 닿지 않았고, 말은 자주 엇갈렸습니다. 돈은 늘 부족했고, 감정은 넘쳐흘렀으며 그럴수록 우리는 서로에게 더 서툴러졌습니다.
 
그러나 그 모든 틈을, 조용히 지날수 있었던건 바로, 우리들만이 알고 있는 음악이 있었기 때문일겁니다.
 
말하지 못한 감정들, 꺼내기 어려웠던 마음은 어느새, 소리 안에서 조용히 머물며 우리를 위로해 줍니다.
 
그 시절 음악은 언제나 그렇게 우리의 곁에 있었습니다. 말보다 먼저, 위로가 되주었던 이 플레이리스트는 어디에도 속하지 못했던 오래전 그 마음을 기억하는, 작은 송가로 모여졌습니다.
 
모든게 불안하기만 했던 그 시간들.
어쩌면 우리 모두가, 같은 방황을 지나고 있다는걸 음악은 알고 있는 것 같습니다.
 
혹시 지금, 그런 시절을 지나고 있는 20대라면 이번 하루만큼은 아무런 부담 없이 이곳에 머물러 주세요. 입장료는 없습니다. 그 시절의 우리를, 지금의 여러분과 함께 듣고 싶습니다.
 
TILT에서는, 음악은 더 이상 배경이 아닙니다. 소리는, 감정의 중심이 됩니다
 
1. Westbam – You Need the Drugs (feat. Richard Butler) [2013]
2. Beach House – D.A.R.L.I.N.G. [2017]
3. Klein – Cry Theme [2019]
4. Sun Ra & His Intergalactic Infinity Arkestra – The All of Everything [1970]
5. Harmonia – Deluxe (Immer Weiter) [1975]
6. Cocteau Twins & Harold Budd – The Ghost Has No Home [1986]
7. Ariel Pink – I Need a Minute [2014]
8. The Sundays – You’re Not the Only One I Know [1990]
9. Seam – Inching Towards Juarez [1995]
10. Gil Scott-Heron & Brian Jackson – We Almost Lost Detroit [1977]
11. The Cadillacs – Gloria [1954]
12. David Bowie – Where Are We Now? [2013]
 
A few evenings ago, a young visitor approached me and said hesitantly:
 
“Lately... I'm not sure where I am or what I'm even doing. But as I was listening to the music here, I was suddenly overcome with a powerful emotion.”
 
Those words took me back to a summer night long ago.
 
We had many nights like that in our twenties, too. Times when we were definitely somewhere, but never quite felt like we had arrived anywhere. Beneath the low ceilings of rooftop apartments on muggy summer nights, in the damp air of a semi-basement, or on the fringes of a strange city after dark, we stumbled and were quietly broken.
 
Comfort rarely seemed to find us, and our words often missed their mark. Money was always scarce while emotions ran high, and all of it just made us more clumsy with each other.
Yet, what allowed us to quietly navigate through all those cracks was the music—songs that felt like they were ours and ours alone.
 
The feelings we couldn't express, the thoughts we found too hard to share—they found a quiet place to rest within the notes, offering us solace.
 
The music of our youth was always there for us. This playlist, a comfort that often arrived before words could, has been put together as a small ode—a tribute to that long-ago feeling of not belonging anywhere.
 
All those anxious times...
It’s as if music itself knows that we all go through the same wanderings.
 
So, if you're in your twenties and going through one of those times right now, just for today, we invite you to stay for a while, no strings attached. There’s no cover charge. We just want to listen to the soundtrack of our past, together with you in your present.
 
At TILT, music is more than a background. It is the very center of emotion.

 

2025.06.30 MON 8PM

 

Unmapped Rhythms — Listening Beyond the Grid

격자 없는 리듬.

 

들리지 않던 리듬의 결을 따라 청취하는,

25인의 음악가가 제안하는 감각의 흐름이 열립니다.

 

정식 오픈 하루 전, 저녁 8시.

Tilt는 이 흐름의 일부를, 공간 전체를 감싸는 SPL(사운드 레벨)로 공유합니다. 청취의 밀도는 오늘 밤, 더 또렷하게 드러납니다.

 

오늘은 파일럿 운영의 마지막 무료 개방일이며, 이 흐름에 가장 먼저 귀를 기울일 수 있는 저녁입니다.

 

7월 1일부터는 새로운 청취 흐름과 함께

유료 입장이 시작됩니다.

 

Rhythms without a grid.

 

A new current of sensation, curated by 25 artists, is opening up—inviting you to follow the texture of rhythms previously unheard.

 

At 8 PM, the night before our official opening, Tilt will share a preview of this stream, enveloping the entire space in sound. Tonight, the very density of the listening experience will be revealed with new clarity.

 

This is the final night of free admission for our soft launch, offering the very first chance to tune into this new flow.

Starting July 1, paid admission will begin with the launch of our new listening programs.

 

Phonic Cycle~ Unmapped Rhythms

[JULY 2025]

 

1. AGF - heart broken BUT not broken [2017]

2. Jan Jelinek - Moiré (Piano & Organ) [2001]

3. Dakim - highwire [2020]

4. [The User] - ^.^%^%^% [1999]

5. Grischa Lichtenberger - 1 req [2020]

6. Rashad Becker - of Permanent Advent [2025] 

7. Pan Sonic - Radiokemia [1998] 

8. Vladislav Delay - Anima (Version) [2001]

9. Bernard Parmegiani - Ondes croisées [1975]

10. Iannis Xenakis - Pléiades: I. Mélanges [1979]

11. Mark Fell - Multistability 1-B [2010]

12. Autechre - SURRIPERE [2003]

13. Millie & Andrea - Temper Tantrum [2014]

14. SND - -1,100 [1999]

15. NHK yx Koyxen - Lotus [2022]

16. Eli Keszler - Simple Act Of Inverting The Episode [2018]

17. Burnt Friedman & Jaki Liebezeit - Rechter Winkl [2002]

18. Ondo Fudd - Earth Queen Voice [2019]

19. Frank Bretschneider - The big black and white game [2007]

20. Beatrice Dillon - Workaround Eight [2020]

21. Thomas Brinkmann - Zeichenkette [2017]

22. D/P/I - Ecstatics [2016]

23. Jlin - Ra [2015]

24. AOKI Takamasa - Rhythm Variation 02 [2013]

25. Nicola Ratti - W11 [2016] 

2025.06.29 SUN 6PM (일요일 오후 6시)
 
A Quiet Lineage
조용한 계보
 
Takemitsu / Pärt / Budd / Vainio
 
토오루 타케미츠 (Tōru Takemitsu) , 아르보 페르트 (Arvo Pärt), 해롤드 버드 (Harold Budd).
이 세 작곡가의 이름을 처음 접한 것은 대학 시절, 책 속에서였습니다.
 
‘명상적’, ‘미니멀’, ‘정제된’ 같은 단어들이 따라붙었지만, 그 언어들만으로는 음악에 닿을 수 없었습니다. 언제나 무엇인가 빠져 있다는 감각, 설명되지 않는 여백이 남아 있었기 때문입니다.
 
오랜 시간이 흐른 뒤, TILT에서 언젠가 반드시 다시 마주하게 될 음악가, 미카 바이니오(Mika Vainio)가 이 세 작곡가를 깊이 아꼈다는 사실을 알게 되었습니다. 특히 해롤드 버드와는 실제로 편지를 주고받았다고 합니다.
 
그 사실 하나만으로 청취는 달라졌습니다.
미카 바이니오의 침묵처럼 단단한 한 음 안에서
타케미츠의 여백, 페르트의 질서, 버드의 잔향이
자연스럽게 겹쳐 들려왔습니다.
 

 
토오루 타케미츠 (Tōru Takemitsu) 는 흐릅니다.
어디로 향하지 않고, 다만 머뭅니다.
그의 음악은 말보다 여백을 더 신뢰하며,
그 여백 속에서 존재의 상태를 조용히 지켜봅니다.
 

 
아르보 페르트 (Arvo Pärt)는 질서를 말합니다.
하지만 그것은 억압이 아닌, 비워냄의 구조입니다.
음과 음 사이가 서로를 살리는 틴틴나불리의 질서입니다.
 

 
해롤드 버드 (Harold Budd) 는 감정을 직접 말하지 않습니다.
그는 자리를 비워둔 채, 감정을 조용히 머물게 합니다. 그의 음악은 사라지지 않고, 남아 있는 방식으로 마음을 건드립니다.
 

 
존재 이전의 감정, 그리고 청취
 
이 세 사람의 음악을 다시 듣는다는 것은 결국 한 음악가의 흔적을 따라가는 일이기도 합니다. 배운 언어가 아니라, 소리 속에서 깨어나는 감각의 호흡을 따라가는 일입니다.
 
그들의 음악은 감정을 끌어내려 하지 않고, 감정이 자연스럽게 떠오를 수 있도록 조용한 여지를 남겨둡니다.
 

 
이 음악을 다시 듣는다는 것은 무언가를 설명하거나 해석하는 일이 아닐 것입니다. 그보다는 단지, 들린다는 사실 자체를 고요히 받아들이는 일에 가깝습니다.
 
타케미츠, 페르트, 버드 그리고 그들을 다시 연결해준 미카 바이니오. 이 조용한 계보는 음악이 아니라, 청취의 감각으로 이어집니다. 그 관계 안에서, 우리는 말보다 먼저 존재하는 감정을 듣습니다.
 
Toru Takemitsu - Piano Distance [1961]
Arvo Pärt - Spiegel im Spiegel [1978]
Harold Budd - Luxa [1996]
Ø (MIKA VAINIO) - Heijastuva [2001]
 

A Quiet Lineage

Takemitsu / Pärt / Budd / Vainio


Tōru Takemitsu, Arvo Pärt, Harold Budd.

I first encountered the names of these three composers in a book during my college years.

 

They were often described with words like "meditative," "minimal," and "refined," but those labels alone couldn't get me to the heart of their music. There was always a sense that something was missing—an unexplained space that language failed to fill.


Much later, at TILT, I learned that Mika Vainio—a musician whose work I knew I would inevitably return to—deeply admired these three composers. He had even corresponded with Harold Budd.


That single fact transformed my listening experience.

 

Within a single, solid note from Mika Vainio—as firm as silence itself—I could hear the overlapping echoes of Takemitsu's negative space, Pärt's structure, and Budd's resonance, all layered together naturally.

 


 

Tōru Takemitsu flows.
It doesn't travel toward a destination; it simply lingers.
His music places more trust in space than in words, quietly observing the state of being within it.

 


 

Arvo Pärt speaks of order.
But it is not an order of restriction; it is a structure of release.
It is the order of tintinnabuli, where the space between notes allows each one to breathe.

 


 

Harold Budd does not state emotion directly.
He leaves a space vacant, allowing feeling to quietly settle in.
His music touches the soul not by fading away, but by remaining.

 

 

Feeling Before Form, and the Act of Listening

 

To revisit the music of these three composers is, ultimately, to trace the path of another. It is to follow not a learned language, but the very breath of sensation as it awakens within the sound.
Their music doesn't try to extract emotion. Instead, it leaves a quiet space for feeling to surface on its own.


 

Listening to this music again is not an exercise in explanation or interpretation. It is, rather, a quiet acceptance of the simple fact of hearing.
Takemitsu, Pärt, and Budd—and Mika Vainio, the link that joins them. This quiet lineage is passed down not through composition, but through the act of listening itself. Within that connection, we hear the feelings that exist before words.

 

2025.06.28 SAT 8PM (토요일 저녁 8시)

 

Distorted Senses, A Quiet Escape

일그러진 감각, 조용한 탈출

 

– Dub Listening at TILT

 

덥(Dub)은 질서의 바깥에서 울려 퍼졌습니다. 형식으로는 레게에서 분기되었지만, 감각으로는 전혀 다른 세계를 제안했습니다.

 

사라진 소리 위에 잔향이 맴돌고, 리듬은 그 공백을 밀어내며 구조가 해체될 때, 청취는 새로운 장소로 이주합니다.

 

이것은 단순한 효과가 아니였습니다. 자메이카의 덥은 식민주의의 잔재 위에서 발화된 청취의 전략이었습니다. 불균형한 도시 구조, 계급적 억압, 언어로 환원되지 않는 긴장이 낮은 저음, 멀어지는 목소리, 반복되는 공간감 속에 숨겨졌습니다.

 

킹 터비 (King Tubby)리 “스크래치” 페리 (Lee “Scratch” Perry)는 그 현실을 스튜디오에서 해체했습니다. 덥은 곡을 만드는 방식이 아니라, 현실을 다루는 하나의 태도였습니다.

 

그러나 이 음악은 말해지지 않았습니다. 흔들림과 진동, 그 흐름 속에서 사람들은 말을 줄이고, 몸으로 느끼며, 공백과 떨림 속에서 탈출의 방향을 감각했습니다.

 

한국에서 덥은 다른 시간대에 도착했습니다. 공동체를 진동시키는 사운드 시스템의 맥락은 사라진 채, 덥은 ‘몽환적인 무드’, ‘미분화된 리듬’, ‘낯선 사운드 디자인’으로 소비되었습니다. 정치와 저항은 말소되었고, 감각은 정제된 스타일로 변주되었습니다. 마치 펑크(Punk)가 한 시대를 지나 패션과 장르적 감각만 남긴 것처럼.

 

그러나 그것이 이 음악의 의미를 지운다고는 생각하지 않습니다. 오히려 그 이동의 흔적, 왜곡된 전이의 궤적 안에 덥이 처음 가졌던 질문이 다시 떠오릅니다.

 

“이것은 음악인가, 감각인가, 탈출인가?”

 

TILT는 이번 청취를 통해, 덥이라는 사운드가 만들어낸 일그러진 감각의 지형을 다시 따라가려 합니다.

 

뒤틀린 리듬과 부유하는 소리는, 공간을 다시 구성합니다. 그것은 현실을 떠나는 것이 아니라, 현실의 다른 감각 조건을 제안하는 은밀한 실천입니다.

 

1. King Tubby & Lee ”Scratch“ Perry - No Justice For the Poor [1974]

2. Rhythm & Sound - History Versión [2004]

3. Moritz Von Oswald Trio - Blue Dub [2015]

4. Romare - Pusherman [2013]

5. Burial - Southern Comfort [2006]

6. Kode9 & the Spaceape - Sine [2006]

7. Rainer Veil - UK Will Not Survive [2013]

8. Pole - Tölpel [2020]

9. LV & Untold - Beacon [2010]

10. Pangaea - You & I [2010]

11. I-LP-O IN DUB - DARK MONEY DUB [2021]

12. Andy Stott - Blocked [2011]

13. Paul St. Hilaire & Deadbeat - Working Everyday [2018]

14. Jah Shaka - Thunderous Dub [1984]

 

Distorted Senses, A Quiet Escape

 

– Dub Listening at TILT

 

Dub emerged from beyond the bounds of order. Though it branched off from reggae in form, it offered a radically different sensory world.

 

Echoes linger over vanished sounds, rhythms push against the silence, and structure unravels — in that moment, listening migrates to a new place.

 

This wasn’t just an effect. Dub in Jamaica was a listening strategy forged on the remnants of colonialism. Low frequencies, fading voices, and recursive spatial sensations carried the tensions of urban imbalance, class oppression, and that which could not be reduced to language.

 

King Tubby and Lee “Scratch” Perry dismantled that reality in the studio. Dub was not simply a method for making tracks — it was a way of confronting the world.

 

And yet, dub was never spoken. In its tremors and vibrations, people spoke less, felt more, and sensed directions of escape in silence and shimmer.

 

In Korea, dub arrived on a different timeline. Removed from the sound system cultures that once shook communities, it was consumed as “dreamy mood,” “diffuse rhythm,” or “unfamiliar sound design.” Politics and resistance were erased, and its raw sensibility became a polished aesthetic — much like how punk, over time, left behind only fashion and genre cues.

 

But that doesn’t mean dub’s meaning has vanished. In fact, within the traces of that displacement — the distorted arc of its migration — the questions dub once posed begin to resurface:

 

"Is this music, sensation, or escape?"

 

Through this listening session, TILT invites you to trace the contours of the warped sensory landscape that dub carved out.

 

Distorted rhythms and drifting sounds recompose space. Not as a means to flee reality, but as a quiet practice of proposing alternate sensory conditions within it.

 

2025.06.26 THU 8PM (목요일 저녁 8시)

 

존재는 말해지지 않고 들린다.

 

이번 플레이리스트는 특정한 정체성을 말하지 않습니다. 그러나 단일하지 않은 목소리, 불균질한 감정, 경계가 흐려진 몸의 감각을 따라갑니다.

 

정체성은 기계와 육체, 텍스처와 목소리 사이의 틈에서 형성되고 때로는 어긋납니다.

 

사운드 역시 구호가 아닙니다. 하지만 그것이 구성되는 방식은 이미 하나의 저항입니다. 익숙한 언어 바깥에서, 이질적인 감도들이 저마다의 방식으로 자리를 잡아갑니다.

 

이 리스트는 그 움직임의 윤곽을, 청취라는 방식으로 제안합니다.

1. Holly Herndon - Chorus [2014]

2. Debit - 7th Night [2022]

3. Flora Yin-Wong - Beautiful Crisis [2020]

4. Ziúr & Elvin Brandhi - Eyeroll [2021]

5. SOPHIE - Faceshopping [2018]

6. Ana Quiroga - Inner City Light [2022]

7. Rosie Lowe - Mood To Make Love [2023]

8. Hyperdawn - Lucky you, lucky me [2019]

9. Cucina Povera & ELS - Marmori [2022]

10. Felicia Atkinson & Jefre Cantu-Ledesma - Indefatigable Purple [2021]

11. Pharmakon - Transmission [2017]

12. Arca - Mutant [2015]

13. Zoë Mc Pherson - Blender [2022]

14. Ben Vida, Yarn/Wire & Nina Dante - The Beat My Head Hit [2021]

15. Heather Leigh - Lena [2018]

 

Existence is not spoken — it is heard.

 

This playlist does not speak of a specific identity. Instead, it traces uneven voices, fragmented emotions, and blurred sensations of the body.

 

Identity forms — and at times misaligns — in the gaps between machine and flesh, texture and voice.

Sound is not a slogan. Yet the way it is assembled already acts as a form of resistance. Outside familiar language, foreign sensibilities find their place in their own ways.

 

This playlist offers the contours of that movement — through the act of listening.

 
2025.06.25 WED 1PM, 4PM, 8PM (수요일 오후 1시, 4시, 8시)

*정식 오픈 전, 지금은 Tilt를 탐색하는 시간입니다. 이번 주간은 자유롭게 들러주셔도 좋습니다.

12k : How to Listen to Quiet Sounds
조용한 소리를 듣는 법

교토 여행 중의 일이었습니다.

익숙한 것들에서 조금 벗어나고 싶었던 시기였고, 조용한 동네의 서점 안, 발걸음과 책장이 넘겨지는 소리 사이로 아주 작은 음악이 흘렀습니다. 귀를 스치듯 지나가다가, 문득 다시 고개를 돌리게 만드는 소리. 그 순간 들려오던 건 12k 레이블의 음악이었습니다.

그들의 음악은 언제나 그렇습니다. 거의 들리지 않을 만큼 작지만, 이상하리만큼 정확하게 들려옵니다.

지금의 일상은 빠르고 또렷한 자극들로 가득합니다.

특히 서울처럼 큰 도시에 산다는 건, 작고 조용한 소리에 머무르기 위해 더 많은 감각이 필요하다는 뜻이기도 합니다.

이번 플레이리스트는 12k의 음악으로 구성된, 작고 고요한 흐름에 천천히 귀를 기울일수 있는 시간입니다.

1997년, 사운드 아티스트 테일러 듀프리(Taylor Deupree)가 설립한 12k는 작고 섬세한 사운드의 가능성을 집요하게 탐색해온 전자음악 레이블입니다.

그들의 음악은 종종 ‘앰비언트’로 분류되지만, 실제로는 음과 침묵, 기계의 떨림, 녹음기의 잡음 같은 미세한 요소들을 느슨한 흐름 속에 조용히 놓습니다.

12k는 멈추지 않으면 들을 수 없는 소리들, 불완전한 루프, 손상된 기록, 부유하는 리듬으로 구성되어 있습니다. 명확하지 않아도 쉽게 사라지지 않는 감각들입니다.

이 음악들엔 뚜렷한 기승전결도, 분명한 의미도 없지만, 잠시 멈춰 귀를 기울이면, 내면은 조금 또렷해지고 바깥의 소음은 멀어집니다.

익숙한 것들에서 잠시 멀어지고 싶은 마음은, 어쩌면 이런 소리를 통해 조금씩 회복될 수 있습니다.

그렇게, 다른 감각이 조용히 깨어납니다

1. Shuttle358 - Frame [2000] 
2. Minamo - Tone [2005] 
3. Federico Durand - El jardín encantado (The enchanted garden) [2016] 
4. moskitoo - Shaggy [2007] 
5. Fourcolor - Bleach Black [2002] 
6. Sogar - blun [2004] 
7. Ghislain Poirier - Il n’y a pas de Sud... [2001] 
8. Giuseppe Ielasi - 2 [2010] 
9. Ryuichi Sakamoto & Taylor Deupree - Ghost Road [2013] 
10. Illuha - Structures Based on the Plasticity of Sphere Surface Tension [2014] 
11. Machinefabriek - Andermans Thuis [2008]
 
12k: How to Listen to Quiet Sounds
 
It happened on a trip to Kyoto.
 
It was a time when I wanted to step away from the familiar. Inside a bookstore in a quiet neighborhood, amidst the sounds of footsteps and pages turning, the faintest music was drifting through the air. It was a sound you almost miss, one that just brushes past your ear, but then makes you turn your head. The music I heard in that moment was from the label 12k.
 
Their music is always like that. It's so quiet it's almost inaudible, yet it feels impossibly clear.
 
Our daily lives are now filled with loud and fast stimuli. Living in a large city like Seoul means it requires a more focused sense to linger on small, quiet sounds.
 
This playlist, composed entirely of music from 12k, is an invitation to slow down and lend your ear to a quiet, delicate current of sound.
 
Founded in 1997 by sound artist Taylor Deupree, 12k is an electronic music label that has been relentlessly dedicated to exploring the possibilities of small, detailed sounds. While their music is often classified as 'ambient,' it's more about gently placing microscopic elements—a note and its ensuing silence, the hum of machinery, the hiss of a recorder—within a loose, quiet flow.
 
12k is made of sounds that can only be heard in stillness, of imperfect loops, degraded recordings, and drifting rhythms. These are subtle, yet lingering sensations.
 
This music has no distinct narrative arc or obvious meaning. But if you pause for a moment to listen, your inner world becomes a little clearer, and the noise of the outside world fades away.
 
The desire to step away from the familiar, even for a moment, can perhaps find solace in these sounds.
 
And just like that, a different kind of awareness quietly awakens.

 

2025.06.27 FRI 8PM (이번주 금요일 저녁 8시)

정식 오픈 전, 지금은 Tilt를 탐색하는 시간입니다. 이번 주간은 자유롭게 들러주셔도 좋습니다.

An Evening Before Memory Gains Direction
기억이 방향을 갖기 전의 저녁

이 리스트는, 우연히 듣게된 그리샤 리히텐베르거(Grischa Lichtenberger) @grischalichtenberger유령학적 믹스테이프(Hauntological Mixtape)에서 시작되었습니다.

잘려진 듯한 음향 조각들과 그 사이의 침묵, 제목도 연도도 맥락도 없이 떠도는 소리들 속에서, 어디선가 들어본 듯한 감정이 다시 떠올랐습니다.

그 이후로 몇몇 곡들을 다시 찾아 듣기 시작했고, 어떤 계획 없이 비슷한 결을 지닌 음악들이 하나둘씩 모이기 시작했습니다.

이 리스트는 그렇게 구성되었습니다. 특정한 주제나 장르보다, 감정의 밀도와 시간의 불안정성에 반응하며 엮인 사운드의 조각들입니다.

의도하지 않았지만, 이렇게 모인 음악들은 현대 사회의 깊은 구조 속에 잠재된 시간, 기억, 상실, 정체성, 그리고 폭력과 저항의 문제들을 자연스럽게 불러냈습니다.

시간과 기억은 더 이상 선형적으로 흐르지 않기 때문에 과거의 사건은 현재 속에서 왜곡되고 재구성됩니다. 그 과정에서 미래에 대한 상상조차 이제 점점 좁아지는 양상을 보입니다.

기억은 이제 개인의 것이 아닌 사회적 시선과 권력 구조에 의해 다듬어진 감정으로 나타납니다.

정체성 또한 자율적인 결정의 결과라기보다, 외부의 언어와 시선에 의해 끊임없이 조각나고 재정의됩니다.

이렇게 우리는 자신을 ‘살아내는’ 대신, 타인의 프레임 속에서 ‘설명되기’를 요구받습니다.

이 리스트의 흐름 속에서 폭력과 죽음은 단지 개별적인 사건이 아니라, 사회 구조 속에서 반복되는 무력한 표정처럼 떠오릅니다.

저항은 무기력한 반복으로 변하고, 미래는 그 안에서 추상이 되며, 결국 휘발되어 버립니다.

여기 모인 음악들은 어떤 사회를 직접적으로 묘사하려는 것이 아닌, 오히려 그 사회 안에서 감정이 어떻게 구성되고, 무엇이 지워졌는지, 어떤 감각이 끝내 살아남는지를 천천히 되짚어보게 만듭니다.

존재의 본질을 다시 생각하게 만드는, 기억이 방향을 갖기 전의 아주 느린 저녁. 이 리스트는 메시지를 말하지 않고 질문으로 구성된 하나의 청취 경험을 제안합니다.

1. John Coltrane – Alabama [1964]
2. Cindytalk – The First Time Ever… [1990]
3. Benjamin Grosvenor – Nocturne in C-Sharp Minor, Op. Posth. [2011]
4. John Jacob Niles – Brothers Revenge [1956]
5. The Caretaker – The Sublime Is Disappointingly Elusive [2011]
6. Charlie Megira & The Bet She’an Valley Hillbillies – The Death Dance of the Busty Hot Lifeguard Instructor Babe [2009]
7. Nick Cave & The Bad Seeds – We No Who U R [2012]
8. Tom Waits – Murder in the Red Barn [1992]
9. Bob Marley & The Wailers – War [1976]
10. Bessie Smith – Dying Gambler’s Blues [1924]
11. Perfume Genius – Moonbend [2020]
12. Max Richter – The Departure [2004]
13. Ryuichi Sakamoto – Solitude [2004]
14. Scott Walker – Joanna [1968]
15. Khruangbin – May Ninth [2024]
16. Jeff Buckley – Mojo Pin [1994]
17. This Mortal Coil – Song to the Siren [1983]
18. Godspeed You! Black Emperor – The Dead Flag Blues [1997]

 

An Evening Before Memory Gains Direction

This playlist began with a chance encounter with Grischa Lichtenberger’s Hauntological Mixtape.
Amid the fragmented sound clips and the silence between them—sounds untethered from titles, dates, or context—a familiar emotion surfaced, something I had felt somewhere before.

 

From there, I began to revisit a few tracks. Without any clear plan, pieces of music with similar textures began to fall into place, one by one.

That’s how this list came togethernot through a fixed theme or genre, but as a collection of sonic fragments stitched together by shared emotional density and temporal instability.

 

Unintentionally, the music gathered here evokes themes of time, memory, loss, identity, and the latent violence and resistance embedded in the deep structures of modern society.

Time and memory no longer unfold linearly. Past events are distorted and reconstructed in the present, a process that narrows our very ability to imagine the future.

 

Memory no longer feels personal, but rather shaped by the social gaze and systems of power.

 

Identity, too, is no longer the result of autonomous choice, but something continually fractured and redefined by external language and perspective.

 

Instead of truly living, we’re increasingly explained—framed by narratives authored by others.

Within the flow of this playlist, violence and death do not appear as isolated moments, but as recurring, powerless images within societal structure.

 

Resistance, in turn, becomes a futile repetition—and in that repetition, the idea of a future becomes more abstract, until it eventually evaporates.

This music doesn’t attempt to depict any specific society. Instead, it asks us to slowly trace how emotions are shaped within society—what gets erased, and what sensations manage to endure.

 

It is an incredibly slow evening—one that asks us to reflect on the very nature of existence.
An evening before memory finds its direction.

This playlist doesn’t deliver a message; it offers a listening experience made of questions.

 
2025.06.22 SUN
ECM Section : Outer Edge of Silence
고요의 가장자리

*FREE ENTRANCE / 무료입장

많은 이들이 ECM을 고요하고 정제된 사운드의 상징으로 기억합니다. 하지만 Tilt에서는 그 표면보다는, 음 사이의 여백과 구조의 가장자리에 주목하며, ECM을 중심에서가 아니라, 가장자리에서부터 청취해보고자 합니다. 그 출발선에 선 연주자는, 늘 그 경계에 서 있었던 토마시 스탄코(Tomasz Stańko)입니다.

Tomasz Stańko
경계에 머무는 음들

폴란드 출신의 트럼페터 토마시 스탄코(Tomasz Stańko)는 ECM 안에서도 언제나 중심에서 한 걸음 비켜나 있던 연주자입니다. 그의 음악은 음 사이의 간격에 집중하고, 소리의 흐름보다는 멈춤과 여백에 반응합니다. 우리가 듣게 되는 것은 선율보다 공간, 구조보다 그 틈에서 감지되는 정서입니다.

Stańko는 1990년대 ECM으로 돌아와 두 개의 주요 쿼텟을 통해 자신의 미학을 확장했습니다. 하나는 어둡고 무거운 슬라브 서정을 품은 유럽 쿼텟, 다른 하나는 젊고 유연한 폴란드 리듬 섹션. 두 쿼텟 모두 서정성과 고요함, 그리고 구조의 가장자리에서 작동합니다.

Tilt는 『Matka Joanna』, 『Leosia』, 『Suspended Night』 세 작품을 통해 Stańko가 감정과 공간, 구조의 경계에서 연주하는 방식을 청취하며, 그 지점을 이번 큐레이션의 출발점으로 삼습니다. 

우리는 형태보다 정서가 우선되는 경계의 감각을 따라, ECM의 가장자리로 향합니다.


1:00PM 『Matka Joanna』[1994]

“Monastery In the Dark” 이후, 음악은 그림자 안에서 울린다.

1961년 동명의 폴란드 영화, 천사들의 수녀 요안나(Mother Joan of the Angels) 에서 영감을 받은 이 앨범은 종교적 억압과 심리적 유혹의 테마를, 사운드의 흑백 대비로 구현한다. Stańko는 트럼펫을 ‘비추는’ 대신 ‘숨기며’ 연주한다. 그의 톤은 음산하고 서정적이며, 촛불 같은 음이 시간 속에서 천천히 녹아내린다.

토니 옥슬레이(Tony Oxley) 의 드럼은 리듬을 제공하지 않고 대신 삐걱거리고 덜그럭거리며, 질감 그 자체가 된다. 보보 스텐슨(Bobo Stenson) 의 피아노는 움직이지 않는 선율로 감정의 잔상을 이끌고, 안데르스 요르민(Anders Jormin) 의 베이스는 벽 속 생명처럼 기묘한 밀도를 만든다.

이 앨범은 Stańko의 ECM 리더작 복귀이자, “소리로서의 고요”를 선언한 첫 페이지다.
 

">



4:00PM 『Leosia』[1997]

가장 어두운 마일스 데이비스보다 어두운, 멜랑콜리한 지평선.

『Matka Joanna』보다 한층 더 내면으로 침잠한 『Leosia』는 서정성의 끝자락에서 고요를 끌어안는 음악이다. 트럼펫은 낮고, 길고, 거의 부유하듯 지속되며, 그 자체가 하나의 ‘생각’처럼 들린다.

토니 옥슬레이(Tony Oxley)는 이 앨범에서 최소한의 소리로 최대한의 여백을 만든다. 금속을 때리거나 브러시를 스치며, 리듬이 아닌 분위기의 조건을 구성한다. 피아노는 구조만을 드러내며 절제되어 있고, 베이스는 낮고 조용하게, 그러나 단단히 음악의 바닥을 형성한다.

『Leosia』는 슬라브 정서의 가장 끝에 닿아 있으며, 여백과 고립, 그러나 미세한 낙관이 공존하는 ECM 사운드의 본질을 요약한다.


8:00PM 『Suspended Night』[2004]

한밤중의 변주. 고독은 나누어진다.

Stańko는 2000년대 초, 마르친 바실레프스키 트리오(Marcin Wasilewski Trio) 와 함께 또 하나의 ECM 시리즈를 시작한다. 『Suspended Night』는 그 두 번째 결과로, 『Soul of Things』보다 더 깊은 밤으로 걸어 들어간다.

이번에는 트럼펫이 약간 더 선명하게 드러나지만 여전히 그 음색은 ‘사이’를 말하며, 음보다 여백을, 멜로디보다 구조의 틈을 연주한다. 베이스와 드럼은 그리드를 거의 제공하지 않고, 피아노는 키스 재럿(Keith Jarrett) 처럼 인상주의적이되 더 건조하고 내성적이다.

전체 트랙은 제목 없는 ‘Variation’으로만 구성되며, 이는 서사의 포기를 의미하지 않는다. 오히려 각각이 ‘상태’이자 ‘감정의 층’으로 작동하며, Stańko 음악의 본질 “지속되는 부재”를 형상화한다.
 
 
 
2025.06.22 
ECM Section : Outer Edge of Silence
 
Many remember ECM as a symbol of quiet, refined sound. But at Tilt, we listen not to its surface, but to the spaces between the notes, the outer edges of structure. Rather than approaching ECM from the center, we begin from its periphery. And standing at that threshold is a musician who has always dwelled at the margins: Tomasz Stańko.


Tomasz Stańko
Sounds That Linger at the Edge
 
Polish trumpeter Tomasz Stańko has always stood slightly apart from the center of ECM’s catalog. His music doesn’t rush through melody but lingers in the spaces between notes, responding more to silence than to flow. What we hear is not so much the melody as the atmosphere, not the structure but the emotion that emerges in its gaps.
 
Returning to ECM in the 1990s, Stańko expanded his aesthetic through two distinctive quartets— One, a European ensemble steeped in dark Slavic lyricism; The other, a younger, more fluid Polish rhythm section. Both work at the edges of lyricism, stillness, and form.
 
Through Matka Joanna, Leosia, and Suspended Night, Tilt traces Stańko’s approach to playing at the edge of emotion, of space, of structure and takes this as the starting point of today’s curation.
 
Following a sensitivity where emotion takes precedence over form,we move toward the edges of ECM.


1:00PM 『Matka Joanna』[1995]
 
After “Monastery In the Dark,” the music begins to echo in shadow.
 
Inspired by the 1961 Polish film of the same name, this album explores themes of religious repression and psychological temptation through stark contrasts of sound—like black and white in cinema. Rather than shining through, Stańko’s trumpet plays as if hidden. His tone is somber, lyrical, flickering like candlelight slowly melting through time.
 
Tony Oxley’s drums don’t provide rhythm so much as creak, clatter, and become texture. Bobo Stenson’s piano evokes afterimages of feeling, not melodic movement. And Anders Jormin’s bass creates an uncanny density, like life pulsing inside a wall.
 
This was Stańko’s return as an ECM bandleader and his first declaration of silence as sound.


4:00PM 『Leosia』[1997]
 
Darker than even the darkest Miles Davis—this is a melancholic horizon. More introspective than Matka Joanna, Leosia embraces quiet at the furthest edge of lyricism. The trumpet is low, long, almost weightless—less a phrase than a thought hanging in air.
 
Oxley creates maximum space with minimal sound, tapping metal, brushing surfaces—not building rhythm, but shaping mood. The piano is restrained, outlining only the skeleton of structure. The bass plays low and quietly, yet grounds the music with firm subtlety.
 
Leosia touches the outermost edge of Slavic melancholy, capturing the essence of the ECM sound—space, solitude, and a fragile sense of hope.


8:00PM 『Suspended Night』[2004]
 
A nocturnal variation. Solitude, shared. In the early 2000s, Stańko began a new ECM chapter with the Marcin Wasilewski Trio. Suspended Night is the second result—deeper in the night than Soul of Things.
 
The trumpet is a bit clearer this time, but still speaks in between the tones playing absence more than presence, structure more than melody. Bass and drums rarely offer a steady grid. The piano, reminiscent of Keith Jarrett, is impressionistic yet drier, more introspective.
 
The album consists solely of untitled Variations—not a rejection of narrative, but a shift: each track becomes a state, a layer of emotion. Together, they embody the core of Stańko’s art: “the persistence of absence.”

 

 

Tilt

서울시 마포구 연희로 1길 10 G1

G1 10, Yeonhui-ro 1-gil, Mapo-gu,

Seoul, Republic of Korea

'ABOUT TILT' 카테고리의 다른 글

ABOUT TILT [KR]  (0) 2025.06.20

 

 

 

Tilt

서울시 마포구 연희로 1길 10 G1

G1 10, Yeonhui-ro 1-gil, Mapo-gu,

Seoul, Republic of Korea

'ABOUT TILT' 카테고리의 다른 글

ABOUT TILT [EN]  (0) 2025.06.20

PHONIC CYCLE~: UNMAPPED RHYTHMS: Listening Beyond the Grid
[JULY 2025]

 

Phonic Cycle~ is an immersive monthly listening program hosted at TILT.

 

Each edition curates a focused exploration of sound by reconfiguring its structures and flows around a specific artist, album, or theme.

 

This July, the inaugural edition—Unmapped Rhythms—delves into the possibilities of rhythm that resist the homogenization of time.

 

Rhythm has long been understood as a sequence of units aligned to a temporal grid. But this fixed, repetitive framework is only one interpretation—one that doesn’t fully capture rhythm’s essence.

 

Unmapped Rhythms asks: what does rhythm sound like outside the grid? When it's neither aligned nor linear, rhythm emerges in uncertainty and disjunction, challenging our fixed perception of time. Instead of predictable patterns, we encounter fragmented temporalities and subtle deviations that shape new rhythmic forms.

 

Through the works of artists such as Autechre, SND, and Vladislav Delay, this program surveys how non-grid-based rhythmic sensibilities have been realized. These artists experiment with rhythmic elements that escape conventional structure—algorithmic glitches, temporal delays, and physical reverberations.

 

Here, rhythm is no longer reduced to repetition or regularity. Unmapped Rhythms offers a listening proposal: to rethink our sense of time and explore the potential of rhythm untethered from the grid.

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #1 AGF - Greim EP [2017]

 

AGF (Antye Greie-Ripatti) is a German sound artist who works under the identity of poemproducer, composing sound through the intersections of language and rhythm, the body and technology.

 

Her work does not rely on beats; instead, she reshapes the very sense of rhythm through fragmented syllables, uneven rhythmic patterns, and deconstructed samples. Voice and language are her primary compositional materials—disassembled and rearranged using digital tools, they become both rhythmic units and audible expressions of politics.

 

In her 'Greim EP,' torn low frequencies and coarse, granular textures form beatless electronic compositions. Her sound work often integrates space, community, and environment, transforming listening into a dispersed and political act. AGF experiments with music as the sonification of language and the deconstruction of rhythm, unsettling the very structure of how we listen.

AGF – Greim EP [2017]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #2 Jan Jelinek - Loop-Finding-Jazz-Records [2001]

 

Berlin-based sound artist Jan Jelinek reconstructs rhythmic structures through sampling and collage techniques.

 

His 2001 release 'Loop-Finding-Jazz-Records' is a “repetition of memory,” scattering the rhythms of forgotten jazz. While the loops may sound like stable patterns, they never quite settle. By disassembling samples from jazz records down to the millisecond, Jelinek crafts a residual sense of rhythm—merging subtle sounds, organic textures, minimal sensuality, and a grounded groove.

 

Produced in a small Berlin apartment using the Ensoniq ASR-10 sampler, the album centers on themes of sonicrecollection and the fragmentation of time. It marked a turning point in his career and was reissued in 2017, introducing a new generation to his singular sound.

Jan Jelinek - Jan Jelinek - Loop-Finding-Jazz-Records [2001]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #3 Dakim - regos...of many moods [2020]

 

Dakim is a Detroit-born producer and sonic experimentalist who approaches the beat not as a fixed structure on a grid, but as something organic and amorphous.

 

Drawing from a background in marching band rhythm training, as well as jazz, dub, and post-Dilla boom-bap sensibilities, he uses tools like the MPC, SP-series samplers, and infinite delay loop techniques to create ever-shifting flows of rhythm—constantly forming and dissolving. For Dakim, rhythm is not something performed, but something responded to; tempo is not a number, but a felt sense of time.

 

His 'Regos' series most intuitively embodies this approach. It deconstructs the traditional boom-bap grid through structureless loops, loose drum swings, and unpredictable delay feedback. Dakim pursues rhythms that “can never be made again,” exploring the formlessness of rhythmic patterns grounded in improvisation and chance rather than standardized repetition. His music isn’t about the beat itself, but about movement—emotions in motion, breath, and the density of time. It blurs the grid and lets rhythmic patterns slip into the subconscious.

Dakim - regos...of many moods [2020]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #4 [The User] - Symphony #2 For Dot Matrix Printers [1999]

 

[The User] is a Montreal-based sound and media duo composed of architect Thomas McIntosh and composer Emmanuel Madan. Their work continuously reinterprets the legacy of technology through sonic structures.

 

Their most well-known project, 'Symphony for Dot Matrix Printers', transforms obsolete printers into an orchestra, using the mechanical noise of the printers themselves as sources of rhythm and pattern. In 'Symphony #1,' a server conducts 14 dot matrix printers using text files as musical scores—each machine generates amplified mechanical noise that forms a structured sonic composition. In 'Symphony #2,' nothing is printed; instead, amplified hums from the machines create the track, which ends with flickering rhythms and a sudden silence triggered by a power cut.

 

The duo embraces “technostalgia” by repurposing outdated technologies as musical material. Through failure, repetition, and mechanical operation, they translate the legacy of machines into sensory structures. Rhythm emerges through the movement of print heads, the timing of server commands, and the sequencing of typing patterns—music here is less about sound and more about the order created by machine behavior.

 

[The User] subtly blurs the boundaries between music and technology, allowing rhythm and grid to be re-sensed through the logic of machines rather than that of humans.

[The User] - Symphony #2 For Dot Matrix Printers [1999]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #5 Grischa Lichtenberger - KAMILHAN, il y a péril en la demeure [2020]

 

Grischa Lichtenberger is a German artist who reconstructs rhythm not by destroying it, but by working within the limits of machines and the fractures of language.

 

Rejecting sequencer grids and forcibly altering global BPMs to overload software, his “drawing restraint” approach renders rhythm not as a sensory structure but as a trace of errors and breaks.

 

His landmark release 'KAMILHAN, il y a péril en la demeure' creates a “bent ballad” using computer-generated vocals, nonverbal utterances, distorted loops, and broken time signatures. Through failures of perception and transmission, he smuggles in a new mode of listening. For Lichtenberger, music is not a coordinated flow, but a juxtaposition of residual emotion and technological debris. Sounds are retrieved from archives and repeatedly reprocessed, built through improvisation and real-time feedback loops with intentional imperfections. More important than polished patterns is the listener’s skeptical attention—his short tracks aim less for immersion than for sudden moments of alertness.

 

Lichtenberger’s music is not about rhythm, but about the conditions for rhythm. Through formless structures and patternless repetitions, he explores a sonic philosophy of rhythm's limits.

Grischa Licthenberger - KAMILHAN, il y a péril en la demeure [2020]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #6 Rashad Becker - The Incident [2025]

 

Rashad Becker is a sound artist who treats sound as an auditory habitat for conscious entities to inhabit.

 

His 'Traditional Music of Notional Species' series, released on PAN, explores the internal order of structure without rhythm—through murmurs, glides, and tears that seem to organically proliferate within electronic circuits.

 

In his recent work The Incident, Becker sonifies the social dynamics of an abstract fictional world, using gamelan-inspired metallic percussion, indeterminate tonal movement, and intersecting repetitive motifs.

 

In his music, the grid is not a continuous structure but an illusion of order produced by contradictory repetitions. Patterns function more like ritualistic rhythms of listening than formal structures. Becker describes his work as a "sonic ecosystem under supervisory management," guiding the listener not through traditional composition but through a nonlinear topography. Fictional narratives emerge in the absence of grid and pattern, taking shape at the intersection of technical mastery and radical listening.

Rashad Becker - The Incident [2025]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #7 Pan Sonic - Vakio [1998]

 

Pan Sonic, formed in Turku, Finland, was a duo that explored the space between mechanical precision and emotional noise. Comprising Mika Vainio and Ilpo Väisänen, they pursued a form of electronic music entirely without computers, constructing intensely dense soundscapes using hand-built circuits and modular synths.

 

Their debut album 'Vakio' uses low, heavy pulses, vacuum-like silence, and bursts of noise as the foundation of rhythm, producing not just an auditory experience but one that resonates physically through the listener's entire body. While Pan Sonic's rhythms are often grid-aligned, they deliberately incorporate emotional interference andimprovisational errors. Within these "failed repetitions" and "tremors," they uncover subtle rhythmic dislocations that disrupt even the listener’s inner tempo. In their later works, steady drum-machine-like beats are rare. Instead, tracks are centered on crackling voltage bursts and deep sub-bass frequencies that shake the floor. Sound here does not serve as a structural element—it behaves more like a force that gains weight as it moves through air.

 

Pan Sonic sought to communicate “feeling” through sound—and that feeling was always physical. They proved that electronic music can return to the body.

Pan Sonic - Vakio [1998]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #8 Vladislav Delay - Anima [2001]

 

Finnish sound artist Sasu Ripatti, who also performs under names like Vladislav Delay, Luomo, and Uusitalo, has continually pushed the boundaries of rhythm, structure, and perception.

 

Drawing on his background as a drummer, he approaches rhythm not as strict meter but as a physical substance, building irregular rhythmic structures rooted in fatigue and skepticism toward traditional grids.

 

His album 'Anima' consists of 20-minute tracks blending repetition, noise, and subtle variations, illustrating how rhythm functions more like reverberation than rule. Ripatti “kills” the beat, leaving samples as traces of emotion, presenting music not as a finished product but as a sensory incompletion. His sound leans more toward intuition, failure, and primal essence than technical perfection, with rhythm acting as an unstable form resisting the homogenization of time.

Vladislav Delay - Anime [2001]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #9 Bernard Parmegiani - De Natura Sonorum [1975]

 

Bernard Parmegiani was an electronic and musique concrète composer based at France’s GRM, renowned as a master of acousmatic music who treated rhythm not as structure but as variations of texture and form. His approach, rooted in mime, photomontage, and broadcast sound design, focused less on arranging sound linearly over time and more on shaping sound through materiality and motion.

 

His seminal work 'De Natura Sonorum'—which translates to 'On the Nature of Sounds'—classifies and intertwines natural and artificial sounds to create rhythms without rhythm and structures without structure. In Parmegiani’s work, rhythm is not a fixed rule but a metamorphosis. He uses repetition intentionally, but designs it to evolve continuously rather than remain static. Each sound emerges and fades like a living organism, and time becomes not a grid but a field of moving sound shapes.

 

His compositional method is deeply influenced by Gaston Bachelard’s philosophy of time and Clément Rosset’s L’anti-nature (anti-nature) perspective. De Natura Sonorum remains a seminal reference in sound design, continuing to influence contemporary electronic artists like Autechre today.

 

Bernard Parmegiani - De Natura Sonorum [scored in 1975, released in 1978]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #10 Iannis Xenakis - Pléiades [1979]

 

Iannis Xenakis, an engineer and architect, transformed the languages of mathematics and architecture into musical composition.

 

Working on Le Corbusier’s architectural team, he developed a sensibility for designing music like blueprints and constructing it like physical structures. His approach to rhythm wasn’t based on repetition or beats but on mathematical models such as probability, statistics, group theory, set theory, and cellular automata.

 

In 'Metastaseis,' he used glissandi as geometric curves, translating visual patterns into auditory structures. In 'Pléiades,' he treated rhythm as a physical density outside traditional grids through complex arrangements of percussion instruments. Xenakis defined rhythm as a "cloud of sound," a distribution of density and probability, and believed each piece should become a new structure—a new existence.

 

Xenakis was more than just a disruptor of simple rhythms; he redefined the very conditions of the grid itself.

Iannis Xenakis - Les Percussions de Strasbourg – Pléïades [1986]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #11 Mark Fell - Multistability [2010]

 

Mark Fell, an electronic musician and installation artist from Sheffield, UK, is a composer who fundamentally questions the grid structure of rhythm itself.

 

His solo album 'Multistability' creates repeating yet irregular patterns based on micro-temporal intervals measured in milliseconds. In this work, he employs familiar FM synth presets from the Yamaha TX81Z—such as “LatelyBass”—but arranges them in ways completely detached from conventional musical grammar, producing patterns that disrupt our sense of time.

 

For Fell, rhythm is not a structure designed to evoke emotion. Rather, it is a device that subverts perception itself, with technology acting not merely as a tool but as an active creative partner. Using Max/MSP, he rejects timeline-based composition and invites listeners to shift their very sense of position within “unfamiliar time structures.”

 

'Multistability' proposes a “disturbed order” in opposition to Raster-Noton’s mathematical precision, approaching rhythm not as sound but as a mode of thought. The album vividly demonstrates how experimental music can deliver impact “without emotion,” realizing an aesthetic of gridless rhythm.

Mark Fell - Multistability [2010]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #12 Autechre - Draft 7.30 [2003]

 

Autechre, the British electronic duo of Sean Booth and Rob Brown, have long experimented with the limits of human perception through geometric sonic patterns and algorithmic composition. Rather than merely deconstructing the grid, they evolve rhythm itself like a living organism—reshaping our sense of time and hearing in the process.

 

Rather than fixing rhythm onto a temporal grid, they reconstruct it as an organic system of interacting events. 'Draft 7.30' marks a decisive turning point in this experimentation, combining meticulous manual programming with generative processes to establish new logics of time and motion within sound.

 

Rhythm ceases to be repetitive patterns and becomes the creases and folds of space-time—folding, twisting, and drifting. Tracks like 'Cfern' evoke elastic waveforms, 'IV VV IV VV VIII' distorts temporality, and 'Surripere' unsettles perception through flows of calm and turbulence.

 

'Draft 7.30' transforms the errors and residues of the grid into a singular order, expanding listening into an immersive experience of 'inhabiting rhythm.'

Autechre - Draft 7.30 [2003]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #13 Millie & Andrea - Drop The Vowels [2014]

 

Millie & Andrea is a collaborative project between Miles Whittaker (Demdike Stare) and Andy Stott, exploring playful experiments with identity and genre.

 

Focusing more on intuitive enjoyment than seriousness, their album 'Drop the Vowels' deconstructs and recombines diverse rhythmic languages including jungle, breakbeat, footwork, deep house, and noise. While maintaining Modern Love’s signature dark aesthetic, the album destabilizes the grid with fragmented textures like distorted drums, sizzling hi-hats, and quad bass. Tracks such as 'Stay Ugly' and 'Temper Tantrum' dismantle the excess of conventional rhythms while driving the listener’s body with infectious energy.

 

Through their experimentation, Millie & Andrea disrupt the authority of fixed rhythms, presenting deviation and distortion as a distinct rhythmic sense. Their sound rearranges ‘error’ and ‘departure,’ proving rhythm to be not a mechanical order but a field of free sensory experience.

Millie & Andrea - Drop The Vowels [2014]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #14 SND - Travelog [1999]

 

SND is an electronic music duo from Sheffield, composed of Mark Fell and Mat Steel, who since the late 1990s have proposed rhythm structures resisting the conventions of the grid through labels like Mille Plateaux and Raster-Noton.

 

Their EP 'Travelog' epitomizes early SND aesthetics, maintaining the physical sensation of house and techno while deliberately suppressing its beats and structures to the point of near “meaninglessness.” In this work, rhythm does not progress forward; rather, it lingers in a single state and mutates with an extremely slow sense of time. Subtly skewed beats without clear highlights, spaces left like silence, and intentionally arranged sounds that prevent bodily response create a unique sonic “travelogue.” This rhythm rejects the club context, tells no emotional story, and calls solely on the listener’s own internal sense of time.

 

'Travelog' is not a negation of repetition, but a redefinition of it. The EP sonically proves the paradox that “motion without movement” is possible.

SND - Travelog [1999]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #15 NHK yx Koyxen - Climb Downhill 2 [2022]

 

Kouhei Matsunaga, a Japanese artist with a background in architecture and visual arts, produces electronic music under the name NHK’Koyxen that breaks down fixed notions of genre and rhythm.

 

For him, techno is not a genre to be confined within boundaries, but a field for experimenting with indeterminacy and deconstruction — a platform for the rupture of rhythm. His 2023 work 'Climb Downhill 2' crystallizes this aesthetic, composed of fractured breaks, twisted lo-fi grooves, and malformed patterns. The album lurches forward, sometimes faltering or spinning askew. As the grid becomes more disrupted, the rhythm paradoxically becomes clearer to the ear, guiding the listener to recalibrate their senses.

 

NHK’Koyxen’s music does not invite dancing so much as it compels questioning the very structure of rhythm. It avoids predictability, stimulates the nerves, yet never descends into confusion. His grids slip, buckle, and above all, endlessly recombine.

NHK yx Koyxen - Climb Downhill 2 [2022]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #16 Eli Keszler - Stadium [2018]

 

Eli Keszler is a drummer, composer, and installation artist who acts as a sound architect reorganizing rhythm and space. His music captures the heterogeneous rhythms of the city and transforms them into artistic order.

 

'Stadium' is an album that embodies the congestion, density, and unpredictability he encountered after moving to Manhattan, New York. The drums function not as traditional rhythmic instruments but as tools that fill space and create the texture of time. Percussion is processed through sensory percussion software, dissolving the boundaries between digital and analog, while field recordings compress cross-sections of space to form acoustic strata.

 

Keszler’s rhythms are not fixed tempos but vectors that glide and drift through space. His compositions are attempts to find order within imbalance rather than precise beats. Rhythm, for him, is ultimately a wave of space, controlled ‘without a grid.’

Eli Keszler - Stadium [2018]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #17 Burnt Friedman & Jaki Liebezeit - Secret Rhythms 1

 

'Secret Rhythms' series, a collaboration between legendary drummer Jaki Liebezeit (CAN) and electronic musician Burnt Friedman, begins from a fundamental inquiry into rhythm itself.

 

They move beyond the Western 4/4 grid structure to approach rhythm as a formula for natural movement. Liebezeit’s “drum code” is a cyclical rhythm theory based on binary code and natural laws, while Friedman unpacks this through various sequences and sonic experiments. Their rhythms are non-linear, possessing an open structure that can branch into different densities and patterns at any moment.

 

'Secret Rhythms 1' draws on the grammars of dub, jazz, glitch, and minimal electronic music, focusing not on the ‘form’ of rhythm but on the ‘movement’ itself. It flows without tempo and repeats without bars. This music treats rhythm not as a means but as an object in its own right.

Burnt Friedman & Jaki Liebezeit - Secret Rhythms 1 [2002]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #18 Ondo Fudd - Eyes Glide Through The Oxide [2019]

 

Joseph Richmond Seaton, better known as Call Super, explores more organic and abstract rhythmic experiments under his other alias, Ondo Fudd.

 

'Eyes Glide Through the Oxide,' released on The Trilogy Tapes, focuses less on precise grooves and more on flowing rhythms and textures. Ondo Fudd’s music borrows from the grammar of house and electro but distorts and scatters it rather than strictly adhering to it. Tactile beats, shimmering synths, and tangled melodies ripple like waves within an organic movement rather than a rigid structure. He balances between ‘tightness’ and ‘chaos,’ layering unpredictable textures over an otherwise predictable grid.

 

Ondo Fudd’s rhythms aren’t fixed forms but fluid states, where the flow itself becomes the structure.

Ondo Fudd - Eyes Glide Through The Oxide [2019]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #19 Frank Bretschneider - Rhythm [2007]

 

Frank Bretschneider is a German electronic musician and visual artist who developed his unique language through 'learning by doing' rather than traditional musical training. His music is rooted in digital minimalism, precise rhythmic structures, and the tension between mechanical order and human irregularity.

 

His seminal work 'Rhythm' centers on the concept of 'rhythm itself.' Moving away from traditional loop-based programming, he approaches rhythm compositionally as raw material, breaking down the boundaries of segmented time. In this album, rhythm is no longer a simple repetitive framework but treated like a complex, sometimes flawed organism. Especially in 'Rhythm,' Bretschneider minimizes predictability through short tracks that change every minute and finely tuned drum programming, emphasizing irregularity and anomalous flow within the patterns. Instead of relying on the comfort of loops, fades, and transitions, he pushes rhythmic boundaries using cuts, dead notes, and odd measures.

 

Bretschneider’s rhythms are electronic but never mechanical, orderly yet inherently chaotic. His experimentation with 'rhythmic displacement' in grid-based music demonstrates how mechanical music of the digital age can be reinterpreted with a distinctly human sensibility.

Frank Bretschneider - Rhythm [2007]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #20 Beatrice Dillon - Workaround [2020]

 

Beatrice Dillon, a producer from London, experiments by recalibrating the rhythmic “grid” without breaking it down completely.

 

Her debut album 'Workaround' locks all tracks at 150 BPM and explores a unique temporal structure centered around rhythm. Through meticulously restrained sounds, a delay-free use of space, and exceptional instrument sampling—including tabla, cello, pedal steel guitar, and saxophone—she layers organic textures over computer-based frameworks. Dillon’s music borrows the emptiness of dub while rejecting excessive reverb, focusing instead on structural rhythmic experimentation through dry, clear tones. Repeating patterns are carefully deconstructed, and silence functions as part of the rhythm.

 

'Workaround' invites listeners to perceive fractures in time and space, standing out as a rare example of electronic music that achieves weightless fluidity even within the grid.

Beatrice Dillion - Workaround [2020]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #21 Thomas Brinkmann - Retrospektiv [2017]

 

Thomas Brinkmann, a German sound artist, pushes the experimental spirit of minimal techno to aesthetic extremes. With a background in sculpture, aesthetics, and machine theory, his music goes beyond simple repetition—treating the loop itself as a philosophical structure.

 

Using modified tonearm turntables, damaged vinyl, and visual pattern experimentation, Brinkmann deconstructs and reassembles the standardized grid structure. 'Retrospektiv,' a collection spanning 20 years of work, distills his various experiments, navigating between techno and the experimental to fully expose the interplay of repetition and difference. Fixed BPMs and pitches, alongside unexpected structural shifts, "scar" the rhythm—restructuring the listener’s experience of time.

 

Through repetition, Brinkmann designs processes of "learning and pain," revealing human imperfection through rhythm. For him, the loop is not just a pattern—it is a true exercise in perception.

Thomas Brinkmann - Retrospektiv [2017]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #22 D/P/I - Composer [2016]

 

His final D/P/I album, 'Composer,' centers around the idea of rhythm forming without direct intervention from the composer. Controlled via MIDI knobs, built on repetitive patterns, and marked by subtle fluctuations resembling human error, the album constructs a new rhythmic order outside the grid. Each track functions as a micro-composition, evolving autonomously through nonlinear structures and traces of technical failure.

 

D/P/I’s approach to rhythm resists traditional electronic music conventions while situating itself within a lineage of rhythm theorists like Steve Reich and Mark Fell. 'Composer' unfolds as an accumulation of abstract patterns that defy genre, continually disrupting the listener’s sense of pattern and space—ultimately forming a sound structure where fragmentation and order coexist.


D/P/I - Composer [2016]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #23 Jlin - Dark Energy [2015]

 

Jlin is a composer from Indiana who deconstructs the intense rhythmic language of Chicago footwork and reassembles it into a deeply personal internal architecture. Her seminal album 'Dark Energy' is composed entirely of original sounds—eschewing loops and samples—and refuses predictable grids, transforming dissonance and imbalance into a new sensory order.

 

Her rhythms emerge not from repetition, but from friction—generated by imperfection, tension, and deliberate error. Triplet-based polymetric structures and the invisible layers of digital synthesis push beyond conventional beat arrangement into an ontological exploration of rhythm as something composed from nothingness.

 

For Jlin, music is not a matter of technique but of attitude. Rather than follow the imposed logic of the grid, she shapes her sound according to an inner sense of time that is uniquely her own. 'Dark Energy' is both an act of imagining rhythm beyond the grid and a practice of mapping emotion through rhythm.

Jlin - Dark Energy [2015]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #24 AOKI takamsa - RV8 [2013]

 

AOKI Takamasa is an electronic musician from Osaka who sculpts sound and builds rhythm like a tactile architecture. Rather than composing in the traditional sense, he works with flow—designing rhythmic circuits that the listener’s body responds to instinctively.

 

His seminal work 'RV8' constructs a sensory topography where variation and exception continually branch out from repetition, using fractal rhythm structures. Even the track titles are rendered as numbers, aiming to liberate rhythm from meaning and provoke pre-cognitive, bodily reactions.

 

Aoki’s rhythms are where precision meets instability—organic patterns that move beyond the confines of the grid. In this way, his practice represents one of the clearest answers to the questions posed by Unmapped Rhythms: What is rhythm, really, when freed from its maps?

AOKI takamsa - RV8 [2013]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #25 Nicola Ratti - Pressure Loss [2016]

 

Nicola Ratti is a Milan-based sound artist who merges architectural sensibilities with analog electronic sound, organizing rhythm as a form of structural event. Through repetition and subtle variation, his work creates complex rhythmic ensembles from the sparsest of elements.

 

His acclaimed album 'Pressure Loss' is a rhythmic experiment built with only eight LFOs and a set of filters—an exploration of extreme limitation. Each track maintains its individuality while contributing to an organic, continuous flow, expanding simple sonic structures into a vast sense of spatial presence. For Ratti, rhythm is not merely an aspect of sound design but a dynamic system that generates space itself.

 

His rhythms do not unfold over predictable grids. Instead, he constructs non-gridded structures that draw the listener’s senses into the micro-tensions and temporal displacements that arise from minimal vibrations. For Ratti, rhythm is not a composition for the ear, but a “spatial event” that slowly emerges across time.

Nicola Ratti - Pressure Loss [2016]

by FNST_SESSION

 

2025년 6월 16일 저녁 8시 — Tilt
: 김일두의 가까스로 이어진 노래들

Tilt는 새롭게 열리는 몰입형 청취 공간입니다.
감각의 방향을 되돌리고, 음악을 듣는 방식 자체를 다시 묻는 공간. 그 시작을 싱어송라이터 김일두의 음악과 함께 엽니다.

다가오는 6월 18일, 김일두와 그의 동료 MOC가 함께한 EP 〈가까스로〉가 정식 발매됩니다. 이번 청음회는 그 발매를 기념해 마련된 자리입니다. ‘간신히’ 살아가는 마음, 끝내 사라지지 않고 남는 감정들을 노래한 이 앨범은, 그의 음악을 다시 듣고 새롭게 이해하게 만드는 또 하나의 고백이기도 합니다.

이번 프로그램은 김일두가 직접 큐레이션한 곡들로 구성됩니다. 최근작을 비롯해 대표곡, 많이 소개되지 않았던 곡들, 미발표곡까지 함께 듣는 청취 중심의 시간입니다. 해설 없이 감각에 집중하는 이 구성은, 음악을 듣는 일에 다시 집중하려는 시도이기도 합니다.

청취 이후에는 짧은 환기와 함께, 김일두와의 비공식 대화가 이어집니다. 정해진 형식 없이, 음악이 남긴 감정을 나누는 편안한 자리입니다.

이 프로그램은 그의 노래처럼, 명확한 결론보다는
지금 이 순간의 감정을 함께 머물러보려는 시도입니다.

본 청음회는 무료 이벤트로, 선착순 40명 한정으로 진행됩니다.

Tilt
서울시 마포구 연희로 1길 10, G1
G1 10, Yeonhui-ro 1-gil, Mapo-gu, Seoul


진심과 해학 사이, 김일두의 언어

“있는 그대로를 노래한다는 것 – 그것이 내가 할 수 있는 전부입니다.”

김일두는 부산 원도심을 기반으로 활동해 온 싱어송라이터다. 자칭 “중구 천재”라는 말처럼 유머를 곁들이지만, 그의 음악은 유행이나 형식에 기대지 않는다. 그는 기교보다 진정성, 장르보다 태도에 가까운 음악을 지속해왔다. 스스로 말하듯, 그의 노래는 ‘살아보려는 시도’에 가깝다.

그가 말하는 사랑은 낭만에 머물지 않는다. “문제없어요”의 대담한 직설과 “마음에 쓰는 편지”의 조용한 회상 모두, 사랑을 하나의 감정이라기보다 살아가는 방식으로 제안한다. 타인을 향한 신뢰, 끝까지 남는 마음, 상처를 품은 채 지속하는 존재 방식. 그의 노래는 이와 같은 감정의 언저리를 담담하게 비춘다.

포크에서 발라드, 신스팝에 이르기까지 김일두의 음악은 끊임없이 변주되어 왔다. 그러나 변화의 중심에는 언제나 한결같은 질문이 있다. ‘지금의 나는 어떤가’, ‘나는 어떤 노래를 할 수 있는가’. 그는 이를 통해 스스로를 갱신하며, 시대와 상관없이 유효한 감정의 좌표를 찾아간다. 최근작인 〈꿈 속 꿈〉, 〈새 계 절〉, 〈몰아치는 비〉 등은 이러한 자문과 고백의 연속 위에 놓여 있다.

부산이라는 장소 또한 그의 음악에 중요한 질감을 더한다. 자갈치 시장의 풍경, 영도의 바람, 오래된 골목길의 시간은 단순한 배경이 아니라 정서의 토대다. “부산은 내 피부와 같다”는 그의 말처럼, 김일두의 음악은 장소성과 감정이 포개지는 지점에서 형성된다.

김일두의 노래는 완성된 형태보다는 하나의 고백으로 존재한다. 그 고백은 누군가를 향하지만, 동시에 자신을 향해 묻는 방식으로도 이어진다. 진심을 유지하려는 태도와 사랑을 감당하려는 의지, 그리고 변화 속에서 자신을 계속 확인해보려는 사람의 이야기가 바로 그것이다. 김일두는 그렇게, 자신의 속도를 지켜가며 노래하고 있다.

 

1부: 가까스로 이어진 노래들 

- 사운드의 외곽에서 남겨진 것들

 

1부의 청음은 중심을 비우는 사운드 편집으로 구성된다. 여기서 ‘좋은 장비’, ‘선명한 사운드’는 선택되지 않는다. 김일두에게 로우파이는 기술적 제약이 아니라 하나의 윤리다. 흐릿한 질감과 중역의 음성은 해상도의 경쟁이 아닌 감도의 독립 영역을 만든다.

 

이러한 방식은 곧, 자본과 기술이 집중된 영역에서 물러남으로써 지속가능한 창작 조건을 확보하는 전략이기도 하다. 스튜디오 대신 일상의 장소, 고가 장비 대신 손안의 기기. 작업은 사건이 아니라 생활의 틈에서 이어진다.

 

김일두의 보컬은 정면이 아닌 배경으로 물러나며, 감정은 전달되지 않고 잔향으로 남는다. 이는 과잉 표현의 시대에 청자의 감각에 더 많은 해석의 층위를 위임하는 태도다. 감정을 말하지 않고 남겨두는 방식 그 여백 속에서 더 많은 감정이 활성화된다.

 

이 구성은 청취자를 중심에서 밀어내고, 경계에서 사운드를 다시 듣게 만든다. 곡은 완결된 구조가 아니라 열려 있는 흔적처럼 작동하며, 정제되지 않은 감정과 불완전한 소리들은 오히려 오래 남는 감각의 조건이 된다.

 

2부가 정체성 해체 이후의 소리를 다룬다면, 1부는 해체 직전의 불안정한 구조와 잔류 감각을 다룬다. 

 

이 두 부작은 하나의 연속 서사가 아니라, ‘사라진 것의 청취’라는 공통된 기반 위에서 하나는 아날로그적 잔상으로, 다른 하나는 디지털적 해체로 각기 다른 층위를 발화한다.

 

-———————

 

2부: I AM NOT I 

김일두 / 앵겔하쉼 / 김창희 

- 자아의 소거와 잔여 감각의 청취

 

‘ I AM NOT I ‘는 감정 표현의 형식을 벗어난 채, 김일두의 보컬과 정체성의 잔여를 사운드로 탐색하는 실험적 프로젝트다. 

 

그의 목소리는 더 이상 중심에 놓이지 않으며, 시스템 내부에서 분해되고 혼합되는 음성 신호로 기능한다. 

 

이 작업에서 목소리는 감정을 전달하는 수단이 아닌, 피드백을 유도하는 트리거로 사용된다.

 

또한 곡마다 정형화된 박자나 구조 역시 등장하지 않는다. 대신, 지하철의 HUM, 서버룸의 화이트노이즈, 금속 마찰음 같은 산업적 소음이 레이어를 이루며 하나의 음향 지형을 만들어낸다. 

 

이러한 사운드는 일종의 ‘컷오프 공명’ 삭제된 주파수 주변에서 발생하는 잔여의 울림을 구성하며, 감각의 지연을 청각적으로 환기시킨다.

 

김일두는 이 앨범에서 자신의 목소리를 해체의 대상으로 삼고 감정이 더 이상 작동하지 않는 환경에서 음성이 어떤 방식으로 남을 수 있는지를 실험한다. 

 

그것의 물리적 흔적은, 구조 내에서 기능하는 하나의 소리로 전환된다.

 

그리고 그안에서 청자는 김일두의 보컬이 주체가 아닌, 그 주체가 소거된 이후의 청취자로 위치하게 된다.

 

June 16, 2025, 8:00 PM — Tilt
: Songs That Barely Held Together, by Kim Ildu

 

Tilt is a newly opened immersive listening space—
a place to reverse the direction of the senses and question how we listen to music itself.


We open this space with the music of singer-songwriter Kim Ildu.

 

On June 18, Kim Ildu's new EP Barely (〈가까스로〉), created in collaboration with fellow musician MOC, will be officially released. This listening session is held in celebration of that release. The album, which sings of hearts that survive "just barely," and feelings that refuse to disappear, offers a fresh understanding of Kim Ildu’s music—another quiet confession.

 

This program features songs personally curated by Kim Ildu himself, including recent tracks, well-known pieces, lesser-known works, and unreleased material. It is a listening-centered session, designed without commentary, encouraging participants to focus purely on the experience of sound. This choice reflects an intention to return to the act of listening as something deliberate and meaningful.

 

After the listening session, there will be a brief interlude followed by an informal conversation with Kim Ildu. With no set format, this time is intended simply to share the emotions the music has left behind.

 

Like his songs, this program does not seek a clear conclusion.
Rather, it is an invitation to dwell in the emotions of this moment, together.

 

This is a free event, limited to 40 participants on a first-come, first-served basis.

 

Tilt
G1, 10 Yeonhui-ro 1-gil, Mapo-gu, Seoul
서울시 마포구 연희로1길 10, G1


Between Sincerity and Humor: The Language of Kim Ildu

 

“To sing things just as they are—that’s all I can do.”

 

Kim Ildu is a singer-songwriter based in the old downtown area of Busan.

Though he jokingly calls himself the “Jung-gu genius,” his music does not rely on trends or form. Instead, he has continued to create music rooted more in sincerity than in technique, more in attitude than in genre. As he puts it himself, his songs are “attempts at living.”

 

For Kim, love isn’t confined to romantic ideals. Whether in the bold candor of No Problem or the quiet reflection of Letter to the Heart, love is presented less as a singular feeling and more as a way of being. Trust in others, feelings that remain, and the ability to carry on while bearing wounds—his songs shine a light on these quiet edges of emotion.

 

From folk to ballads to synth-pop, Kim Ildu’s music has constantly evolved. Yet at the center of each transformation remains a steady set of questions: “How am I right now?” and “What songs can I sing?” Through these questions, he continually renews himself, tracing coordinates of emotion that stay relevant regardless of time or trend. His recent works, including A Dream Within a Dream, New Season, and Raging Rain, rest on this ongoing cycle of inquiry and confession.

 

The city of Busan also lends a distinct texture to his music. The scenery of Jagalchi Market, the winds of Yeongdo, and the aged alleyways aren’t just backgrounds—they are emotional foundations. “Busan is like my skin,” he says. Kim Ildu’s music is formed at the intersection where place and feeling overlap.

 

Kim Ildu’s songs do not aim to be polished conclusions—they are lived confessions. These confessions reach outward to others but also inward, asking questions of the self. The effort to stay honest, the willingness to bear love, and the desire to reexamine oneself through change—this is the story he continues to tell. And Kim Ildu keeps singing, faithfully, at his own pace.

 

Part I: Songs Held Together, Barely

— What’s Left at the Edge of Sound

 

Part I begins with an arrangement that empties out the center of sound. Here, “high-end gear” and “crystal-clear audio” are deliberately left out. For Kim Il-du, lo-fi is not a technical limitation but an ethical choice. The hazy textures and midrange-heavy vocals carve out a space of sensibility, rather than competing in a race for resolution.

 

This approach is also a strategy—a way to step away from zones saturated with capital and technology and to create conditions for sustainable artistic practice. Instead of a studio, he uses everyday spaces. Instead of expensive equipment, devices that fit in the palm of a hand. Creation is not a grand event, but something woven through the cracks of daily life.

 

Kim Il-du’s voice retreats from the foreground and lingers in the background. Emotion is not delivered—it reverberates. In a time of excessive expression, this is a deliberate gesture: a way to leave space for the listener’s interpretation. By not articulating emotion directly, more feeling can emerge in what’s left unsaid.

 

This structure pushes the listener out of the center and asks them to hear from the periphery. The tracks don’t function as closed compositions, but as open traces. Unpolished emotions and imperfect sounds become the very conditions for a lingering sensory experience.

 

If Part II deals with sound after the dissolution of identity, Part I explores the unstable structures and residual sensations just before that unraveling.

 

These two parts do not form a linear narrative. Instead, they both emerge from a shared premise: the act of listening to what has disappeared. One speaks through analog afterimages; the other, through digital deconstruction—each articulating a different layer of loss.


Part II: I AM NOT I

Kim Il-du / Engelhaasheim / Kim Changhee

— The Erasure of the Self and Listening to What Remains

 

“I AM NOT I” is an experimental project that explores the remnants of Kim Il-du’s voice and identity, stripped of the conventional forms of emotional expression.

 

His voice is no longer at the center. It functions as a signal—disassembled and recombined within the system.

In this work, the voice does not serve as a vehicle for emotion but as a trigger for feedback.

 

There are no standard rhythms or song structures. Instead, industrial sounds—subway hums, server room white noise, the friction of metal—are layered to form an acoustic terrain.

 

These sounds generate what could be called a “cutoff resonance”—echoes that occur in the space around deleted frequencies, sonically evoking a delay in perception.

 

In this album, Kim Il-du subjects his own voice to a process of deconstruction, experimenting with how a voice can persist in an environment where emotion no longer functions.

 

The physical residue of that voice is converted into a sound that simply operates within a structure.

 

And in that space, the listener is no longer positioned in relation to Kim Il-du as a subject, but as someone listening after the subject has disappeared.

by FNST_SESSION

 

Phonic Cycle~ Unmapped Rhythms 
: 그리드 없는 리듬의 청취

[JULY 2025]

Phonic Cycle~TILT에서 매월 진행되는 몰입형 청취 프로그램입니다.

 

특정 음악가, 앨범, 테마를 중심으로 소리의 구조와 흐름을 재구성하는 리스닝 큐레이션입니다.

 

다가오는 7월, Phonic Cycle~의 첫 기획 ‘Unmapped Rhythms’는 시간의 균질화에 저항하는 리듬의 가능성을 탐색합니다.

 

리듬은 오랫동안 시간의 격자 위에 정렬된 단위로 이해되어 왔습니다. 그러나 일정한 박자와 반복에 기반한 구조는 리듬의 한 형태일 뿐, 그 본질을 온전히 설명하지는 못합니다.

 

이 기획은 리듬이 그리드 바깥에서 어떻게 감각될 수 있는지를 묻습니다. 정렬되지 않고 선형적이지 않은 리듬은 불확실성과 어긋남 속에서 작동하며 고정된 시간 인식을 흔듭니다. 예측 가능한 구조 대신, 파편화된 시간성과 미세한 어긋남이 리듬의 또 다른 양상을 형성합니다.

 

이번 큐레이션은 Autechre, SND, Vladislav Delay 등의 작업을 통해, 비격자적 리듬 감각이 어떻게 구현되어 왔는지를 조망합니다. 이들은 알고리즘적 오류, 시간의 지연, 물리적 잔향 등 기존 구조에 포획되지 않는 리듬적 요소들을 실험해 왔습니다.

 

리듬은 이상 규칙이나 반복으로 환원되지 않습니다. ‘Unmapped Rhythms’ 청취를 통해 시간 감각을 다시 사유하고, 격자 없는 리듬의 가능성을 탐색하는 하나의 제안입니다.

 

UNMAPPED RHYTHMS #1 AGF - Greim EP [2017]


AGF(Antye Greie-Ripatti)
‘poemproducer’라는 정체성 아래, 언어와 리듬, 신체와 기술을 교차시키는 방식으로 사운드를 구성해온 독일 출신의 사운드 아티스트다.

 

그녀의 작업은 비트를 기반으로 하지 않고, 분절된 음절, 불균일한 리듬 단편, 해체된 샘플을 통해 리듬 감각 자체를 재편한다. 목소리와 언어는 그녀의 주된 작곡 재료이며, 이를 디지털 도구로 해체하고 재배열함으로써 텍스트를 리듬의 단위이자 청취 가능한 정치로 확장한다.

 

'Greim EP' 에서는 찢어지는 저역과 거칠고 미세한 음향이 비트 없는 전자음악을 구성하며, 그녀의 사운드워크는 종종 공간, 공동체, 환경과 결합돼 청취를 하나의 분산된 정치적 행위로 전환시킨다. AGF는 음악을 ‘언어의 사운드화이자 리듬의 탈구조화’로 실험하며, 듣기의 구조 자체를 흔든다.

AGF – Greim EP [2017]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #2 Jan Jelinek - Loop-Finding-Jazz-Records [2001]


베를린을 기반으로 활동하는 사운드 아티스트 얀 옐리넥 (Jan Jelinek)은 샘플링과 콜라주 기법을 통해 리듬의 구조를 재구성한다.

 

그의 2001년작 'Loop-Finding-Jazz-Records'는 잊힌 재즈의 리듬을 다시 흩뜨리는 ‘기억의 반복’. 루프는 규칙처럼 들리지만, 끝내 어디에도 정착하지 않는다. 재즈 레코드에서 추출한 샘플을 밀리초 단위로 해체하고, 미세한 소리와 유기적 질감, 미니멀한 관능미와 견고한 그루브를 교차시키며 리듬의 잔상을 그려낸다.

 

베를린의 작은 아파트에서 Ensoniq ASR-10 샘플러를 중심으로 제작된 이 앨범은, 음향적 회상과 시간의 파편화를 테마로 삼으며 그의 커리어에 중요한 전환점이 되었고, 2017년 재발매를 통해 젊은 세대에게 다시 소개되었다.

Jan Jelinek - Jan Jelinek - Loop-Finding-Jazz-Records [2001]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #3 Dakim - regos...of many moods [2020]


다킴(Dakim)
은 디트로이트 태생의 프로듀서이자 사운드 실험가로, 비트를 격자 위의 구조물이 아닌 유기적이고 무정형적인 존재로 다뤄왔다.

 

마칭밴드의 리듬 훈련과 재즈, 덥, 딜라 이후의 붐뱁 감수성을 바탕으로, 그는 MPCSP-시리즈 샘플러, Infinite Delay Loop 기법을 활용해 끊임없이 생성되고 붕괴되는 리듬의 흐름을 만들어낸다. 다킴에게 리듬은 연주가 아니라 반응이며, 템포는 숫자가 아닌 시간 감각이다.

 

'Regos' 시리즈는 이러한 태도를 가장 직관적으로 보여주는 작업으로, 구조 없는 루프, 무심한 드럼 스윙, 예상 불가능한 딜레이 잔향을 통해 기존 붐뱁의 그리드를 해체한다. 다킴은 “두 번 다시 만들 수 없는 리듬”을 추구하며, 정형화된 반복 대신 즉흥성과 우연성에 기반한 리듬적 패턴의 비정형성을 탐색한다. 그의 음악은 비트 그 자체가 아닌, 움직이는 감정과 호흡, 시간의 밀도로 작동하며, 그리드를 흐릿하게 하고 패턴을 잠재의식의 영역으로 미끄러뜨린다.

Dakim - regos...of many moods [2020]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #4 [The User] - Symphony #2 For Dot Matrix Printers [1999]

 


[The User]
는 건축가 토마스 맥킨토시 (Thomas McIntosh)와 작곡가 임마누엘 마덴 (Emmanuel Madan)으로 구성된 몬트리올 기반 사운드/미디어 듀오로, 기술의 유산을 사운드 구조로 재해석하는 작업을 지속해왔다.

 

대표작 ‘Symphony for Dot Matrix Printers’는 폐기된 프린터를 오케스트라로 구성해, 프린터의 기계음 자체를 리듬과 패턴의 음원으로 삼은 프로젝트다. ‘Symphony #1’은 텍스트 파일을 악보 삼아 서버가 14대 프린터를 지휘하고, 각 기계는 증폭된 소음을 통해 음악적 구조를 구현한다. ‘Symphony #2’에서는 아무것도 출력하지 않고 증폭된 험(hum) 소리만으로 트랙이 구성되며, 점멸하는 리듬과 전원 차단이라는 무음의 클로징으로 퍼포먼스를 마무리한다.

 

이들은 구식 기술에 대한 테크노스탤지어를 음악적 재료로 삼고, 고장, 반복, 기계 작동의 패턴을 통해 기술의 유산을 감각화된 구조로 번역한다. 여기서 리듬은 프린트 헤드의 운동, 서버 명령의 주기, 타이핑 패턴의 배열 속에 존재하며, 음악은 사운드보다 기계의 움직임이 구성하는 질서에 가까운 형태로 제시된다.

 

[The User]는 음악과 기술의 경계를 미세하게 뒤섞으며, 리듬과 그리드를 인간이 아닌 사물의 로직을 통해 다시 감각하게 만든다.

[The User] - Symphony #2 For Dot Matrix Printers [1999]

 

UNMAPPED RHYTHMS #5 Grischa Lichtenberger - KAMILHAN, il y a péril en la demeure [2020]


그리샤 리히텐베르거 (Grischa Lichtenberger)
는 리듬을 파괴하는 대신 기계의 한계와 언어의 균열 속에서 재구성하는 독일 출신 예술가다.

 

그는 시퀀서의 그리드를 거부하고, 글로벌 BPM을 강제로 변화시켜 소프트웨어를 과부하 상태로 몰아넣는 ‘drawing restraint’ 방식으로, 리듬을 감각적 구조가 아닌 에러와 균열의 흔적으로 만든다.

 

그의 대표작 KAMILHAN, il y a péril en la demeure는 컴퓨터 생성 보컬과 무언어적 발화, 왜곡된 루프와 박자표의 망가짐을 통해 “구부러진 발라드”를 구성하며, 인식과 전달의 실패를 통해 새로운 청취 감각을 밀수한다. 그에게 음악은 조율된 흐름이 아니라 잔류된 감정과 기술적 잔해의 병치다. 사운드는 아카이브에서 꺼내 반복적으로 재가공되고, 즉흥성과 실시간 피드백 루프를 통해 의도적 불완전성으로 구성된다. 정제된 패턴보다 중요하게 여겨지는 것은 청자의 ‘회의적인 주의’이며, 짧은 트랙은 몰입보다 각성을 유도한다.

 

리히텐베르거의 음악은 구조 없는 리듬, 패턴 없는 반복을 통해 리듬이 아닌 리듬의 조건을 묻는 사운드 철학이다.

Grischa Licthenberger - KAMILHAN, il y a péril en la demeure [2020]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #6 Rashad Becker - The Incident [2025]


라샤드 베커 (Rashad Becker)
는 의식적 존재들이 머무는 청각적 서식지로써의 소리를 다루는 사운드 아티스트다.

 

PAN에서 발표한 Traditional Music of Notional Species 시리즈는 회로 안에서 유기적으로 증식하는 듯한 소리들—중얼거림, 미끄러짐, 찢어짐—을 통해 리듬 없는 구조의 내부 질서를 탐색한다.

 

최신작 'The Incident'에서는 가믈란에서 영감 받은 금속성 타악기, 불확정적 음의 운동, 반복 모티프의 교차 등을 통해 추상적 허구 세계의 사회적 역동성을 음향화한다.

 

그의 음악에서 그리드는 연속적 구조라기보다 모순된 반복이 만들어내는 질서의 환영이며, 패턴은 의례와도 같은 청취의 리듬이다. Becker는 자신의 작업을 “감독자적 입장에서 관리되는 음향 생태계”라 설명하며, 전통적 구성 대신 비선형적 지형으로 청취자를 유도한다. 허구적 서사는 그리드와 패턴이 해체된 자리에서 형성되며, 이는 기술적 탁월함과 급진적 청취가 만나는 지점에서 유동적으로 형체를 얻는다.

Rashad Becker - The Incident [2025]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #7 Pan Sonic - Vakio [1998]


핀란드 투르쿠에서 시작된 Pan Sonic은 기계적 정밀성과 감정의 노이즈 사이를 탐험한 듀오다. 미카 바이니오 (Mika Vainio)일포 베이사넨 (Ilpo Väisänen)은 컴퓨터 없는 전자음악을 추구하며, 손으로 직접 설계한 회로와 모듈러 신스를 통해 극단적으로 밀도 높은 사운드를 구축했다.

 

그들의 데뷔작 'Vakio'는 낮고 둔중한 펄스와 진공 같은 정적, 파열음을 리듬의 기초로 삼으며, 청각뿐 아니라 신체 전체를 진동시키는 경험을 유도한다. Pan Sonic의 리듬은 그리드에 정렬되어 있되, 감정의 간섭과 즉흥의 오류를 의도적으로 끌어안는다. 그들은 ‘실패한 반복’과 ‘떨림’ 속에서 리듬의 미세한 어긋남을 발견하며, 이를 통해 청취자의 내면 리듬까지 이탈시킨다. 'Vakio' 이후의 작업에서도 드럼머신처럼 일정한 비트는 드물고, 대신 스파크처럼 튀는 전압과 바닥을 울리는 저주파가 곡의 중심을 이룬다. 소리는 구조물이 아니라, 공기 중에서 무게를 얻는 에너지로 작동한다.

 

Pan Sonic은 소리를 통해 ‘느낌’을 말하려 했고, 그 느낌은 언제나 신체적이다. 이들은 전자음악이 다시 육체로 귀환할 수 있음을 증명했다.

Pan Sonic - Vakio [1998]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #8 Vladislav Delay - Anima [2001]


핀란드 출신의 사운드 아티스트 Sasu Ripatti는 Vladislav Delay를 포함해 Luomo, Uusitalo 등의 이름으로 활동하며 리듬, 구조, 감각의 경계를 끊임없이 실험해왔다.

 

그는 드러머 출신의 배경을 바탕으로 리듬을 박자가 아닌 물성으로 다루며, 전통적 그리드에 대한 피로와 회의를 기반으로 비정형적 리듬 구조를 구축한다.

 

그의 앨범 'Anima'는 반복과 노이즈, 미세한 변주가 섞인 20분 트랙들로 구성되어 있으며, 리듬이 규칙이 아닌 잔향처럼 작동하는 방식을 보여준다. 그는 비트를 ‘죽이고’, 샘플을 감정의 흔적으로 남기며, 음악을 완결보다 감각적 미완으로 제시한다. Ripatti의 사운드는 기술적 완성보다 직관, 실패, 원초성에 가까우며, 리듬은 오히려 시간의 균질화에 저항하는 하나의 불안정한 형식으로 기능한다.

Vladislav Delay - Anime [2001]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #9 Bernard Parmegiani - De Natura Sonorum [1975]


Bernard Parmegiani는 프랑스 GRM을 기반으로 활동한 전자음악/구체음악 작곡가로, 리듬을 구조가 아닌 질감과 형태의 변주로 다룬 아쿠스마틱 음악의 거장이다. 마임과 포토몽타주, 방송 사운드 디자인을 기반으로 한 그의 접근은, 소리를 시간 위에 배열하는 것이 아니라 물성과 운동성의 조형으로 다루는 것에 가까웠다.

 

그의 대표작 'De Natura Sonorum'은 '소리의 본질에 대하여' 라는 제목처럼, 자연음과 인공음을 분류하고 교차시키며, 리듬 없는 리듬, 구조 없는 구조를 구축한다. 그의 작업에서 리듬은 규칙이 아니라 변형(metamorphosis)이다. 파르메지아니는 반복을 사용하되, 그 반복이 고정되지 않고 계속해서 진화하도록 설계한다. 각 소리는 마치 생물처럼 등장하고 소멸하며, 시간은 격자가 아닌 소리의 형상들이 지나가는 운동의 장이 된다. Gaston Bachelard (가스통 바슐라르) 의 시간 철학과 Clément Rosset (클레망 로세) 의 L'anti-nature (반자연주의)적 관점은 그의 소리 구성 방식에 깊게 스며들어 있으며, De Natura Sonorum은 지금도 Autechre 같은 현대 전자음악가들에게 영향을 주는 사운드 디자인의 전범으로 남아 있다.

Bernard Parmegiani - De Natura Sonorum [scored in 1975, released in 1978]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #10 Iannis Xenakis - Pléiades [1979]


공학자이자 건축가였던 Iannis Xenakis(야니스 크세나키스)는 수학과 건축의 언어를 작곡으로 전환한 인물이다.

 

Le Corbusier (르 코르뷔지에) 의 건축 팀에서 작업하며, 곡을 설계도처럼 그리고, 구조물처럼 구성하는 감각을 익혔다. 그의 리듬은 반복이나 박자가 아닌, 확률, 통계, 군론, 셋 이론, 셀룰러 오토마타 같은 수학적 모델에 기반한다.

 

Metastaseis에서는 글리산도를 기하학적 곡선처럼 활용하며 시각적 패턴을 청각적 구조로 전환했고, Pléiades에서는 타악기의 복잡한 배열로 리듬을 전통 그리드 밖의 물리적 밀도처럼 다룬다. 그는 리듬을 “사운드 구름”처럼 밀도와 확률의 분포로 정의했으며, 곡 하나하나가 새로운 구조, 새로운 존재가 되어야 한다고 믿었다.

 

Xenakis는 단순한 리듬의 파괴를 넘어서, 그리드 자체의 존재 조건을 재정의한 창조자였다.

Iannis Xenakis - Les Percussions de Strasbourg – Pléïades [1986]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #11 Mark Fell - Multistability [2010]


마크 펠 (Mark Fell )은 영국 셰필드 출신의 전자 음악가이자 설치 미술가로, 리듬의 격자 구조 자체를 문제 삼는 작곡가다.

 

그의 솔로 앨범 'Multistability'는 1밀리초 단위의 미세 시간적 간격을 기반으로, 반복되지만 규칙적이지 않은 패턴을 생성한다. 이 앨범에서 그는 Yamaha TX81Z의 친숙한 FM 신스 프리셋(예: “LatelyBass”)을 활용하되, 그것을 일반적인 문법과는 완전히 다른 방식으로 배열해, 시간 감각을 교란시키는 패턴을 만들어낸다.

 

Fell에게 리듬은 감정을 유도하는 구조물이 아니다. 오히려 그것은 지각의 상태를 전복하는 장치이며, 기술은 수단이 아니라 능동적 창작 파트너다. 그는 Max/MSP를 통해 타임라인 기반의 작곡을 거부하고, “낯선 시간 구조(unfamiliar time structures)” 속에서 청취자의 위치 자체가 변하도록 유도한다.

 

'Multistability'는 Raster-Noton의 수학적 질서에 맞서 ‘교란된 질서’를 제안하며, 리듬을 사운드가 아닌 사고의 형식으로 접근하는 작품이다. 이 앨범은 실험 음악이 어떻게 “감정 없이도 충격을 줄 수 있는가”를 증명하는 지점에서, 격자 없는 리듬의 미학을 선명히 구현한다.

Mark Fell - Multistability [2010]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #12 Autechre - Draft 7.30 [2003]


오테커(Autechre)션 부스(Sean Booth)롭 브라운(Rob Brown)으로 구성된 영국의 전자음악 듀오로, 기하학적 청각 패턴과 알고리즘적 구성으로 인간 청각의 경계를 실험해왔다. 그들은 격자(Grid)를 해체하는 것을 넘어, 리듬 구조 자체를 생물처럼 진화시키는 방식으로 시간과 청각의 감각을 재편한다.

 

그들은 리듬을 시간의 격자 위에 고정하는 대신, 사건 간 상호작용으로 움직이는 유기적 구조로 재구성한다. 'Draft 7.30'은 이 실험의 결정적 전환점으로, 정밀한 수작업과 생성형 시스템을 결합하여 사운드 내에서 시간과 운동의 새로운 논리를 구현한다.

 

리듬은 더 이상 반복되는 패턴이 아니라, 접히고 틀어지고 부유하는 시공간의 잔주름이다. 'IV VV IV VV VIII'는 파열된 시간성으로, 'Surripere'는 고요와 난기류의 흐름으로 감각을 교란하며, 'Reniform Puls;'는 붕괴하는 텍스처와 느슨한 반복 위에서 유영한다.

 

'Draft 7.30'은 격자의 오류와 잔여물을 하나의 질서로 전환시키며, 청취를 넘어 ‘리듬을 거주하는 경험’으로 확장한다.

Autechre - Draft 7.30 [2003]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #13 Millie & Andrea - Drop The Vowels [2014]


Millie & Andrea는 Demdike Stare마일즈 휘태커(Miles Whittaker, Millie)앤디 스톳(Andy Stott, Andrea)의 공동 프로젝트로, 정체성과 장르를 유희하는 음악 실험이다.

 

둘은 이 프로젝트를 통해 진지함보다 직관적 즐거움에 집중했고, 'Drop the Vowels'에서는 정글, 브레이크비트, 풋워크, 딥 하우스, 노이즈 등 다양한 리듬 언어를 해체하고 재조합했다. 이 앨범은 Modern Love 특유의 어두운 미학을 유지하면서도, 왜곡된 드럼, 지글거리는 하이햇, 쿼드 베이스와 같은 파편적 텍스처로 그리드를 흔들며 구성된다. 'Stay Ugly'나 'Temper Tantrum' 같은 트랙들은 정형 리듬의 과잉을 무너뜨리는 동시에 유쾌한 에너지로 청취자의 몸을 견인한다.

 

Millie & Andrea는 실험을 통해 정형 리듬의 권위를 교란하고, 어긋남과 왜곡을 하나의 리듬 감각으로 제시한다. 이들의 사운드는 ‘틀림’과 ‘일탈’을 재배열하며, 리듬이 기계적 순서가 아닌 자유로운 감각의 장이라는 것을 증명한다.

Millie & Andrea - Drop The Vowels [2014]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #14 SND - Travelog [1999]


SND는 마크 펠 (Mark Fell)맷 스틸 (Mat Steel)이 함께하는 셰필드 출신의 전자 음악 듀오로, 1990년대 후반부터 Mille PlateauxRaster-Noton 등의 레이블을 통해 격자의 관습에 저항하는 리듬 구조를 제안해왔다.

 

그들의 EP 'Travelog'는 초기 SND 미학의 정수를 보여주는 작품으로, 하우스와 테크노의 물리적 감각은 유지하면서도, 그 안의 박자와 구성이 거의 “무의미하게 느껴질 정도로 억제”되어 있다. 이 앨범에서 리듬은 전진하지 않는다. 대신 하나의 상태에 머무르며 아주 느린 감각으로 변이한다. 뚜렷한 하이라이트 없이 미세하게 틀어진 비트, 공백처럼 남은 공간들, 그리고 의도적으로 “몸이 반응하지 않게 만든” 사운드 배열은 SND만의 트래블로그를 만든다. 이 리듬은 클럽을 거부하고, 감정도 이야기하지 않으며, 오직 청취자 스스로의 내면적 시간 감각을 호출한다.

 

'Travelog'는 반복의 생략이 아니라 반복의 재정의다. 이 EP는 “움직임 없는 움직임”이 가능하다는 역설을 청각적으로 증명한다.

SND - Travelog [1999]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #15 NHK yx Koyxen - Climb Downhill 2 [2022]


건축과 시각예술을 배경으로 둔 일본 출신 아티스트 마쓰나가 고헤이(Kouhei Matsunaga)는 NHK’Koyxen이라는 이름 아래, 장르와 리듬에 대한 고정관념을 무너뜨리는 전자음악을 제작해왔다.

 

그에게 있어 테크노는 틀에 맞추는 장르가 아니라, 불확정성과 해체를 실험하는 장(field)이자, 리듬의 파열을 위한 플랫폼이다. 2023년작 'Climb Downhill 2'는 이러한 그의 미학이 농축된 결과물로, 부서진 브레이크, 뒤틀린 로우파이 그루브, 기형적 패턴들로 구성된다. 앨범은 덜컥거리며 전진하고, 때로 멈칫하거나 비틀린 채 회전한다. 그리드가 흐트러질수록 리듬은 오히려 더욱 명료하게 ‘들리도록’ 만들어지며, 듣는 이의 감각을 재조정하도록 유도한다.

 

NHK’Koyxen의 음악은 춤을 유도하기보다, 리듬의 구조를 질문하게 만든다. 예측을 회피하며, 신경을 자극하지만 결코 혼란에 머물지 않는다. 그의 그리드는 미끄러지고, 울퉁불퉁하며, 무엇보다도 끝없이 다시 구성된다.

NHK yx Koyxen - Climb Downhill 2 [2022]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #16 Eli Keszler - Stadium [2018]


일라이 케슬러 (Eli Keszler)는 드러머이자 작곡가, 설치미술가로, 리듬과 공간을 재조직하는 사운드 아키텍트다. 그의 음악은 도시의 불균질한 리듬을 포착하고 이를 예술적 질서로 전환하는 작업이다.

 

'Stadium'은 그가 뉴욕 맨해튼으로 이주하며 마주한 혼잡과 밀도, 예측불가능성을 소리로 구현한 앨범이다. 드럼은 전통적 리듬 악기가 아니라, 공간을 채우고 시간의 질감을 만들어내는 도구로 기능한다. 퍼커션은 센서리 퍼커션 소프트웨어를 통해 디지털/아날로그의 경계를 해체하고, 필드 레코딩은 공간의 단면을 압축하여 음향적 지층을 형성한다.

 

케슬러의 리듬은 일정한 템포가 아니라, 공간을 따라 미끄러지고 부유하는 벡터다. 그의 곡들은 정확한 박자보다, 불균형 속에서 질서를 발견하려는 시도다. 리듬이란 결국 공간의 파동이며, 그는 이 파동을 ‘그리드 없이’ 제어한다.

Eli Keszler - Stadium [2018]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #17 Burnt Friedman & Jaki Liebezeit - Secret Rhythms 1


전설적인 드러머 야키 리베자이트 (JakiLiebezeit, CAN)와 전자음악가 번트 프리드먼 (Burnt Friedman)이 협력한 'Secret Rhythms' 시리즈는, 리듬에 대한 근본적인 질문으로부터 출발한다.

 

이들은 4/4의 서양식 격자 구조를 넘어서, 리듬을 하나의 자연적 움직임의 공식으로 다룬다. 리베자이트의 “드럼 코드”는 이진 코드와 자연 법칙에 기반한 순환 리듬 이론이며, 프리드먼은 이를 다양한 시퀀스와 음향 실험으로 풀어낸다. 이들의 리듬은 선형적이지 않고, 언제든 다른 밀도와 패턴으로 분기할 수 있는 열린 구조를 지닌다.

 

'Secret Rhythms 1'은 덥, 재즈, 글리치, 미니멀 전자음악의 문법 위에서 리듬의 ‘형태’보다 그 ‘운동’ 자체에 주목한다. 템포 없이도 흘러가고, 마디 없이도 반복된다. 이 음악은 리듬을 수단이 아닌 대상 그 자체로 삼는다.

Burnt Friedman & Jaki Liebezeit - Secret Rhythms 1 [2002]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #18 Ondo Fudd - Eyes Glide Through The Oxide [2019]


Call Super로 더 잘 알려진 조셉 리치먼드 시튼(Joseph Richmond Seaton)은, Ondo Fudd라는 또 다른 이름 아래에서 더욱 유기적이고 추상적인 리듬 실험을 펼친다.

 

The Trilogy Tapes에서 발표한 'Eyes Glide Through the Oxide'는 정밀한 그루브보다 흐르는 듯한 리듬과 텍스처에 집중하는 작품이다. Ondo Fudd의 음악은 하우스와 일렉트로의 문법을 빌리되, 그것을 완벽하게 따르기보다는 일그러뜨리고 흩뿌린다. 촉각적인 비트, 무지갯빛 신스, 엉켜 있는 멜로디들은 견고한 구조가 아닌 유기적 운동 속에서 파동처럼 퍼진다. 그는 ‘타이트함’과 ‘엉망진창’ 사이에서 균형을 잡고, 예측 가능한 그리드 위에 예측 불가능한 질감을 덧입힌다.

 

Ondo Fudd의 리듬은 완성된 형식이 아니라 유동하는 상태이며, 흐름 그 자체가 곧 구조가 된다.

Ondo Fudd - Eyes Glide Through The Oxide [2019]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #19 Frank Bretschneider - Rhythm [2007]


프랭크 브렛슈나이더 (Frank Bretschneider)는 독일의 전자 음악가이자 시각 예술가로, 전통적인 음악 교육 없이 ‘실행을 통한 학습’으로 자신만의 언어를 구축한 인물이다. 그의 음악은 디지털 미니멀리즘, 정밀한 리듬 구성, 그리고 기계적 질서와 인간적 불규칙성 사이의 긴장감에 뿌리를 둔다.

 

그의 대표작 'Rhythm'은 ‘리듬 그 자체’를 주제로 삼는다. 그는 루프 중심의 전통적 프로그래밍 방식에서 벗어나, 리듬을 재료로 삼는 작곡적 접근을 통해 구획된 시간의 틀을 해체한다. 이 앨범에서 리듬은 더 이상 단순 반복의 구조물이 아니라, 복잡하고 때로는 오류를 포함한 유기체처럼 다뤄진다. 특히 'Rhythm'에서 그는 매분 변화하는 짧은 트랙들과 미세 조율된 드럼 프로그래밍을 통해, 패턴의 예측 가능성을 최소화하고, 오히려 그 안에서 발생하는 비정형성과 변칙적 흐름을 강조한다. 그는 “루프, 페이드, 전환”의 편안함 대신, 커팅, 데드 노트, 이상한 마디 등을 사용해 리듬의 경계를 밀어낸다.

 

브렛슈나이더의 리듬은 전자적이되 무감각하지 않고, 정렬되었으되 무질서를 내포한다. 그리드 기반의 음악에서 어떻게 ‘리듬의 어긋남’이 의미를 획득할 수 있는가에 대한 그의 실험은, 디지털 시대의 ‘기계적 음악’이 어떻게 다시 인간적인 감각으로 환원될 수 있는지를 보여주는 사례다.

Frank Bretschneider - Rhythm [2007]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #20 Beatrice Dillon - Workaround [2020]


런던 출신의 프로듀서 베아트리스 딜런 (Beatrice Dillion)은 리듬을 구성하는 ‘그리드’를 해체하지 않되, 그것을 새로운 방식으로 재조정하며 실험한다.

 

그녀의 데뷔 앨범 'Workaround'는 전 트랙을 150BPM으로 고정하고, 리듬을 중심에 둔 독특한 시간 구조를 탐색한다. 정교하게 절제된 사운드와 딜레이 없는 공간 처리, 그리고 탁월한 악기 샘플링—타블라, 첼로, 페달 스틸 기타, 색소폰 등—을 통해 컴퓨터 기반 구조 위에 유기적 질감을 덧입힌다. 딜런의 음악은 덥의 공허함을 차용하되 과도한 잔향을 거부하며, 건조하고 또렷한 음색을 통해 리듬의 구조적 실험에 집중한다. 반복되는 패턴은 정밀하게 분해되고, 여백은 리듬처럼 작동한다.

 

'Workaround'는 청취자에게 시간과 공간의 균열을 지각하게 하며, 그리드 위에서조차 무게 없는 유동성을 발휘하는 드문 전자음악의 예로 남는다.

Beatrice Dillion - Workaround [2020]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #21 Thomas Brinkmann - Retrospektiv [2017]


독일 출신의 토마스 브링크만 (Thomas Brinkmann)은 미니멀 테크노의 실험 정신을 미학적 극한까지 밀어붙인 개념적 사운드 아티스트다. 조각과 미학, 기계이론을 공부한 그의 음악은 단순한 반복을 넘어서며, 루프 자체를 하나의 철학적 구조로 작동시킨다.

 

개조한 톤암 턴테이블, 손상된 바이닐을 활용한 루프 실험, 그리고 시각적 패턴까지 아우르는 그의 작업은 정형화된 그리드 구조를 해체하고 재구성한다. 앨범 'Retrospektiv'는 20년간의 다양한 실험을 집약한 컬렉션으로, 테크노와 익스페리멘탈을 오가며 반복과 차이를 오롯이 드러낸다. 특정한 BPM과 피치의 고정 속도, 그리고 예기치 않은 전개 방식은 리듬에 ‘흠집’을 남기는 방식으로 청취자의 시간을 재구성한다.

 

브링크만은 반복을 통해 ‘배움과 아픔’을 설계하며, 리듬을 통해 인간적 불완전성을 드러낸다. 그에게 루프는 단순한 패턴이 아니라, 진정한 감각의 연습이다.

Thomas Brinkmann - Retrospektiv [2017]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #22 D/P/I - Composer [2016]


샘플 기반의 음악부터 감성적 연주 프로젝트까지 다채로운 활동을 펼쳐온 LA 출신의 음악가 알렉스 그레이 (Alex Gray)는 D/P/I (DJ Purple Image) 라는 이름 아래, 전자음악의 물리성과 추상성 사이를 탐구해왔다.

 

그의 마지막 D/P/I 앨범 'Composer'는 작곡가의 개입 없이 스스로 형성되는 리듬이라는 아이디어를 중심에 둔다. 미디 노브를 통한 제어, 반복적 패턴, 인간적 오류에 가까운 미세한 흔들림—이 모든 요소는 그리드의 바깥에서 새로운 리듬적 질서를 만들어낸다. 곡들은 일련의 마이크로 컴포지션으로 구성되어 있으며, 비선형적 전개와 기술적 실패의 잔영 속에서 자율적으로 진화한다.

 

D/P/I의 리듬은 전통적 전자음악 문법에 저항하면서도, Steve ReichMark Fell과 같은 리듬 탐구자들의 계보 위에 놓인다. 앨범은 장르를 초월한 추상적 패턴의 축적으로서, 청취자의 패턴 인식과 공간 감각을 끊임없이 교란시키며, 분열과 질서가 공존하는 사운드 구조물로 작동한다.


D/P/I - Composer [2016]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #23 Jlin - Dark Energy [2015]


Jlin은 시카고 풋워크(Footwork)의 격렬한 리듬 언어를 해체하고, 그것을 자기 내면의 구조로 다시 짜맞추는 인디애나 출신의 작곡가다. 그녀의 대표작 'Dark Energy'는 루프와 샘플 없이 완전히 독립된 사운드로 구성되며, 예측 가능한 그리드를 거부하고 불협과 불균형을 감각의 질서로 전환한다.

 

그녀의 리듬은 반복이 아니라, 불완전성과 실수, 긴장을 구성하는 마찰로부터 생성된다. 트립렛 기반의 복합 구조, 디지털 합성의 비가시적 층위는 단순한 비트 배열을 넘어 ‘무(無)’로부터의 리듬 구성이라는 존재론적 탐색에 가깝다.

 

Jlin에게 음악은 기술이 아니라 태도이며, 그리드의 질서를 따르기보다 자신만의 내면적 시간 감각에 따라 조형된다. 'Dark Energy'는 그리드 바깥에서 리듬을 상상하는 법, 리듬을 감정의 지도처럼 설계하는 하나의 실천이다.

Jlin - Dark Energy [2015]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #24 AOKI takamsa - RV8 [2013]

 

아오키 타카마사 (AOKI takamasa)는 소리를 조각하고 리듬을 구성하는 오사카 출신의 전자 음악가이다. 그는 음악을 구성 대신 흐름으로 다루며, 청취자의 신체가 즉각 반응하는 리듬 회로를 설계한다.

 

대표작 'RV8'은 프랙탈 구조의 리듬 변주를 통해, 반복 안에서 예외와 변형이 끊임없이 분기되는 감각적 지형을 만들어낸다. 곡 제목조차 숫자로만 명명되어, 사고 이전의 반응을 유도하는 ‘의미 없는 리듬’의 해방을 지향한다.

 

정밀함과 흔들림이 공존하는 그의 리듬은, 격자 바깥에서 살아 움직이는 유기적 패턴이며, 이는 ‘Unmapped Rhythms’가 질문하는 리듬의 본질에 가장 가까운 실천 중 하나다.

AOKI takamsa - RV8 [2013]

 

 

UNMAPPED RHYTHMS #25 Nicola Ratti - Pressure Loss [2016]


니콜라 라티 (Nicola Ratti)는 건축학적 감각과 아날로그 기반 전자음향을 결합해, 리듬을 구조적 사건으로 조직하는 밀라노 출신의 사운드 아티스트이다. 그의 작업은 반복과 미묘한 변주를 통해 최소한의 요소로 복잡한 리듬 앙상블을 만들어낸다.

 

대표작 'Pressure Loss'는 8개의 LFO와 필터만을 사용해 극도로 제한된 수단으로 완성된 리듬 실험이다. 각 트랙은 개별성을 유지하면서도 유기적인 하나의 흐름처럼 작동하며, 단순한 음향 구조가 거대한 공간 감각으로 확장된다. 라티는 이를 통해 리듬을 사운드 디자인이 아닌, 공간을 생성하는 동적 시스템으로 이해한다.

 

그의 리듬은 예측 가능한 격자 위에 놓이지 않는다. 오히려 최소한의 진동에서 발생하는 미세한 시간차와 긴장 속에 청취자의 감각을 이끄는 비격자적 구조를 설계한다. 그에게 있어 리듬은 청각의 구성물이 아니라, 시간 위에 서서히 드러나는 ‘공간적 사건’이다.

Nicola Ratti - Pressure Loss [2016]

 

by FNST_SESSION

 

니콜라 라티 (Nicola Ratti)는 건축학적 감각과 아날로그 기반 전자음향을 결합해, 리듬을 구조적 사건으로 조직하는 밀라노 출신의 사운드 아티스트이다. 그의 작업은 반복과 미묘한 변주를 통해 최소한의 요소로 복잡한 리듬 앙상블을 만들어낸다.

대표작 'Pressure Loss'는 8개의 LFO와 필터만을 사용해 극도로 제한된 수단으로 완성된 리듬 실험이다. 각 트랙은 개별성을 유지하면서도 유기적인 하나의 흐름처럼 작동하며, 단순한 음향 구조가 거대한 공간 감각으로 확장된다. 라티는 이를 통해 리듬을 사운드 디자인이 아닌, 공간을 생성하는 동적 시스템으로 이해한다.

그의 리듬은 예측 가능한 격자 위에 놓이지 않는다. 오히려 최소한의 진동에서 발생하는 미세한 시간차와 긴장 속에 청취자의 감각을 이끄는 비격자적 구조를 설계한다. 그에게 있어 리듬은 청각의 구성물이 아니라, 시간 위에 서서히 드러나는 ‘공간적 사건’이다.

 

Nicola Ratti is a Milan-based sound artist who merges architectural sensibilities with analog electronic sound, organizing rhythm as a form of structural event. Through repetition and subtle variation, his work creates complex rhythmic ensembles from the sparsest of elements.

 

His acclaimed album 'Pressure Loss' is a rhythmic experiment built with only eight LFOs and a set of filters—an exploration of extreme limitation. Each track maintains its individuality while contributing to an organic, continuous flow, expanding simple sonic structures into a vast sense of spatial presence. For Ratti, rhythm is not merely an aspect of sound design but a dynamic system that generates space itself.

 

His rhythms do not unfold over predictable grids. Instead, he constructs non-gridded structures that draw the listener’s senses into the micro-tensions and temporal displacements that arise from minimal vibrations. For Ratti, rhythm is not a composition for the ear, but a “spatial event” that slowly emerges across time.

Nicola Ratti - Pressure Loss [2016]

by FNST_SESSION

 

아오키 타카마사 (AOKI takamasa)는 소리를 조각하고 리듬을 구성하는 오사카 출신의 전자 음악가이다. 그는 음악을 구성 대신 흐름으로 다루며, 청취자의 신체가 즉각 반응하는 리듬 회로를 설계한다.

대표작 'RV8'은 프랙탈 구조의 리듬 변주를 통해, 반복 안에서 예외와 변형이 끊임없이 분기되는 감각적 지형을 만들어낸다. 곡 제목조차 숫자로만 명명되어, 사고 이전의 반응을 유도하는 ‘의미 없는 리듬’의 해방을 지향한다.

정밀함과 흔들림이 공존하는 그의 리듬은, 격자 바깥에서 살아 움직이는 유기적 패턴이며, 이는 ‘Unmapped Rhythms’가 질문하는 리듬의 본질에 가장 가까운 실천 중 하나다.

 

AOKI takamasa is an electronic musician from Osaka who sculpts sound and builds rhythm like a tactile architecture. Rather than composing in the traditional sense, he works with flow—designing rhythmic circuits that the listener’s body responds to instinctively.

 

His seminal work 'RV8' constructs a sensory topography where variation and exception continually branch out from repetition, using fractal rhythm structures. Even the track titles are rendered as numbers, aiming to liberate rhythm from meaning and provoke pre-cognitive, bodily reactions.

 

Aoki’s rhythms are where precision meets instability—organic patterns that move beyond the confines of the grid. In this way, his practice represents one of the clearest answers to the questions posed by Unmapped Rhythms: What is rhythm, really, when freed from its maps?

AOKI takamsa - RV8 [2013]

by FNST_SESSION

Jlin은 시카고 풋워크(Footwork)의 격렬한 리듬 언어를 해체하고, 그것을 자기 내면의 구조로 다시 짜맞추는 인디애나 출신의 작곡가다. 그녀의 대표작 'Dark Energy'는 루프와 샘플 없이 완전히 독립된 사운드로 구성되며, 예측 가능한 그리드를 거부하고 불협과 불균형을 감각의 질서로 전환한다.

그녀의 리듬은 반복이 아니라, 불완전성과 실수, 긴장을 구성하는 마찰로부터 생성된다. 트립렛 기반의 복합 구조, 디지털 합성의 비가시적 층위는 단순한 비트 배열을 넘어 ‘무(無)’로부터의 리듬 구성이라는 존재론적 탐색에 가깝다.

Jlin에게 음악은 기술이 아니라 태도이며, 그리드의 질서를 따르기보다 자신만의 내면적 시간 감각에 따라 조형된다. 'Dark Energy'는 그리드 바깥에서 리듬을 상상하는 법, 리듬을 감정의 지도처럼 설계하는 하나의 실천이다
 
Jlin is a composer from Indiana who deconstructs the intense rhythmic language of Chicago footwork and reassembles it into a deeply personal internal architecture. Her seminal album 'Dark Energy' is composed entirely of original sounds—eschewing loops and samples—and refuses predictable grids, transforming dissonance and imbalance into a new sensory order.
 
Her rhythms emerge not from repetition, but from friction—generated by imperfection, tension, and deliberate error. Triplet-based polymetric structures and the invisible layers of digital synthesis push beyond conventional beat arrangement into an ontological exploration of rhythm as something composed from nothingness.
 
For Jlin, music is not a matter of technique but of attitude. Rather than follow the imposed logic of the grid, she shapes her sound according to an inner sense of time that is uniquely her own. 'Dark Energy' is both an act of imagining rhythm beyond the grid and a practice of mapping emotion through rhythm.

Jlin - Dark Energy [2015]

by FNST_SESSION

+ Recent posts